第一篇:图案基础》教案: 第五课 图案的色彩
图案基础》教案: 第五课 图案的色彩
[教学目的与要求]
要求学生了解掌握色彩的基本属性;熟练应用色相、明度、纯度和色性。[教学重点]
图案练习的方法步骤和多种色调的练习[教学难点]
色彩的色相、明度、纯度和色性 [教具]
图案样画、课件等 [授课内容]
在掌握了装饰造型基本规律的基础上,运用适当的、不同的色彩和表现技法来制作图案,可以使图案的效果更加丰富,形式美感更强。图案的色彩和表现技法因装饰与制作工艺的需要,有其独特的规律,也是图案语言的一个重要组成部分。色彩是直接影响图案设计成败的三要素之一。色彩运用巧妙得体,能够充分体现图案的丰富多彩和装饰的魅力。把握这些规律则需要掌握一定的理论知识,并进行大量的实践训练。
一、图案色彩基本知识
图案的色彩总结起来有以下两个特点:第一,用色有一定的限量。这不仅因为装饰本身需要高度的归纳与提炼,要用有限的色彩表现丰富的物象,更因为在现实生活中,图案设计要与不同的生产工艺相结台,受成本与工艺因素的限制,用色也不宜太多。第二,设色有较高的自由度。这是指图案的色彩可以根据装饰需要任意设定,完全不必考虑真实的自然色彩,红花绿叶可以画成紫花蓝叶,碧水蓝天可以绘成玄水橙天。夸张的色彩对比变化和迷人的色调处理,是图案色彩的魅力所在。
基于图案色彩的这两个特点,我们首先应了解一些色彩的基本知识,再结合实践训练掌握图案色彩的配色规律。
一)色彩的基本特性
自然界中的色彩是千变万化的,色彩的变化主要由色彩的三个要素——色相、明度、纯度及心理要素——色性来决定。
1、色相
色相即色彩的相貌,是一个颜色区别于其他颜色的特征。色相分为有彩色系和无彩色系,无彩色即黑、灰、白系列,是没有纯度的颜色。
一般来说,有彩色12色相环中的各色都有较明确的色相,它们由红、黄、蓝三原色产生间色橙、绿、紫,再由原色、间色产生复色。12色相环继而可产生24、48等色相环,它们均有很鲜明的色彩倾向,可称它们为纯色。纯色产生的明度和纯度的变化,构成了丰富的色彩变化。
2、明度
明度是指色彩的明暗或深浅。纯色本身就有明度变化,从12色相环图中我们可以看到,黄色明度最高,紫色明度最低,其他颜色则依次形成明度的过渡转化。此外,在无彩色系中,白色明度最高,黑色明度最低,黑与白之间有明度渐变的灰色系列。要提高一个颜色的明度,可适量加入白色;要降低一个颜色的明度,可适量加入黑色,但在加白或加黑的同时,颜色的纯度也会降低。
明度色标是我们认识和区别色彩明度的重要工具。
一般情况下,人们把明度低于3度的颜色叫暗色,明度高于7度的颜色叫明色,3度和7度之间的色叫中明色。
3、纯度
纯度是指色彩的鲜艳度或饱和度,也叫彩度。从理论上讲,三原色纯度最高,间色次之,复色、再复色则纯度逐渐降低。但无论怎样,色相环上的颜色仍有较高的纯度。当一个纯色加入黑、白、灰或补色(色相环上相对180。的两个颜色)时,其纯度就会降低,纯度降低到一定程度,颜色就会失去其明确的色相。就好比在现实生活中,许多物象我们很难说清它的色相,只好说它们偏红或偏绿等。所以说,纯度越高.颜色的色相倾向越明确,纯度越低颜色的色相倾向越弱,当颜色纯度降至为零时,就成为无彩色灰色
在这个纯度色谱中,接近纯色的色叫高纯度色,接近灰色的色叫低纯度色,处于中间状态的叫中纯度色。
4、色性
色性是指色彩的冷暖倾向、冷暖感觉。色性是由人对现实生活中不同事物颜色的感受而产生的一种感官经验联想,如:由红黄色联想到火焰、血液而产生温暖感,由蓝紫色联想到冰雪、大海而产生寒冷感等。所以说色性是人的一种主观心理要素。
色彩的冷暖也是相对而言的,在两极之间冷暖色的过渡渐变显示了不同色相的冷暖关系。任何一个颜色的冷暧感觉是由周围色彩的对比决定的,如绿色与黄色相比偏冷,与红色相比更冷,而与蓝色相比它又偏暧。在同类色相中,如黄色,柠檬黄要比中黄冷,橙黄则比中黄暖。一个度较低的颜色,与暖色相比它可能偏玲,与冷色相比它可能偏暖。所以说色彩的冷暖是相对的,一个颜色会随周围色彩环境的变化而转变自身的冷暧性质。此外.一个颜色加白后会变冷,加黑后会偏暖。
总之,色彩需要比较.要获得一个颜色理想的明度、纯度和色性,只有把颜色摆在一起进行比较和调整,才能达到我们所设想的效果。
二)图案色彩的配置
图案的色彩强调归纳性、统一性和夸张性,尤其注重对整体色调的设定。如何搭配好整幅图案的颜色?我们可以从以下几方面探寻规律并进行练习。
1、图案基本色调的设定
图案的色调是指一幅画面总的色彩倾向。色调可以是亮色调或暗色调,鲜艳色调或含灰色调,也可以是冷色调或暖色调,或是有某一色相倾向的色调,如:红色调、绿色高、黄色调等。每一种色调中的颜色均可以有色相、明度、纯度及色性的变化,使色彩更加丰富。在调配一幅图案的颜色之前,首先要对图案的色调有一个总体的构想,确定大的色彩基调,具体的颜色搭配都应与基调的构想相符与呼应。颜色的面积比例关系对色调起着至关重要的影响。
2、调和色的配置
调和色包括同类色和邻近色,这类色彩的色相差别小,对比弱.比较容易达到和谐的习果。
我们把色相接近的那些色(色相环中相距30度左右的色)称为同类色;色相差别适中的那些色(色相环中相距50度左右的色)称为邻近色。
(1)同类色
一般指单一色相系列的颜色,如:黄色系,蓝绿色系等。同类色因色相纯,效果一般极为协调、柔和,但也容易使画面显得平淡、单调。同类色在运用时应注意追求对比和变化,可加大颜色明度和纯度的对比.使画面丰富起来。以24色相环来划分。色相环中相距45度角,或者彼此相隔二三个数位的两色,为同类色关系,属于弱对比效果的色组。同类色色相主调十分明确,是极为协调、单纯的色调。它能起到色调调和、统一,又有微妙变化的作用。
蓝绿色系
(2)邻近色
指色相环上90~以内的颜色,如:黄色与绿色,蓝色与紫色等。邻近色因相相距较近.也容易达到调和.而且色彩的变化要比同类色丰富。邻近色在运用时,同样应注意加强色彩明度和纯度的对比,使临近色的变化范围更宽更广。
色相环中相距90度角,为邻近色关系,属于对比效果的色组,色相间色彩的倾向近似,色调统一和谐、感情特性一致。类似色较同类色显得安定、稳重的同时又不失活力,是一种恰到好处的配色类型。
对比:同类色-类似色-对比色-互补色
3、对比色的配置
对比色是指色相环上的120'‟以外的颜色.其中处于180'相对应的两色叫补色,对比最为强烈。对比色的效果活泼、刺激,变化丰富,在应用时要注意色彩的调和与统一。配置对色可以采用以下的手法使画面协调。
色相环中相距135度角,或者彼此相隔„八九个数位的两色,为对比色关系,属于强对比效果的色组,色相感鲜明,各色相互排斥,既活泼又旺盛。配色时,可以通过处理主色与次色的关系达到调和。在24色色相环中彼此相隔十二个位数或者相距180度角的两个色相,为互补色关系。互补色组合的色组是对比最强的色组,使人的视觉产生刺激性、不安定性的感觉。配色时通过主色相与次色相的面积大小,或者分散形态的方法来缓和过于激烈的对比。
(1)降低纯度
对比色在颜色纯度较高时对比比较强烈,如果将对比色一方或几方纯度降低,比如加人灰色或将对比色彼此少量互调,可使色彩变得含蓄、温和,达到既变化丰富又和谐统一的效果。
(2)面积的调整
对比色在面积较大而均等时往往对比最为强烈,如果将一种对比色作主色,大面积使用,其他对比色为辅色,少面积点缀,可以使对比减弱,达到统一。也可以将对比色分割成较细小的面积并置使用,类似空混的手法,使色彩远看能混合成一体,从而达到统一
(3)无彩色的调和
在对比色配置中运用黑、白、灰、金、银等光彩色,将对比色间隔开,是使对比色达到协调统一的极有效的手法。
(4)色彩系列化过渡
按照色相环的顺序,选择两个对比色之间的系列色相与对比色同时使用,如在使用橙色与蓝色的同时,使用黄橙、黄、黄绿、绿、蓝绿等色,并将它们秩序化排列,使对比色产生一种渐变的效果,达到和谐统一。
4、其他艺术作品色彩的提取配置
图案的色彩也可以借鉴绘画、摄影、民间美术、工艺美术品等其他类型的艺术作品的颜色搭配。因为这些艺术作品本身已有比较完整的构思和比较理想的色彩效果,特别是现代风格的绘画作品及民间工艺品的色彩更具有较高的概括性和装饰性。可以直接仿照,但应往意造型上要有较大区别,以避免画面效果过于相似。
借鉴摄影及写实绘画作品的色彩要注意归纳、提炼,因为这类作品往往颜色变化较多,过于细腻、微妙,不符台图案的色彩要求。在借鉴及运用其他类艺术作品的色彩时,同样要注意局部颜色与整体色调的比例关系,颜色的穿插及位置的安排均要仔细推敲,方能恰到好处。
5、自然色彩的提取配置
大自然中|年多事物本身就有很好的色彩搭配,如:花卉昆虫、飞禽走兽、石头草木及海洋生物等,它们美妙的颜色配置是我们主观无法设想出来的,为图案的颜色设计提供了很直观的参照。我们在平时要注意观察生活.经常到大自然中去收集各种类型的色彩组合素材,将它们记录下来。
许多自然物的颜色配置是可以直接提取使用的,在运用中,除了要保持颜色的色相、明度及纯度关系相对准确之外,尤其要注意各颜色的面积比例关系和位置关系,这是保持自然色彩原有整体感觉无大偏差的重要因素,如果忽视这一因素,将颜色的比例关系搞错,如将某种颜色面积使用过大或过小,或将某种特有的颜色位置关系打乱,就会改变色彩原有的色调,无法达到我们所期望的色彩效果。三)图案颜料的调配方法
绘制图案的颜料工具很多.在这里我们仅介绍一下最常用的并适合于课堂练习使用的工具颜料。
1、常用的图案颜料及其特性
常用的图案颜料主要有水粉颜料和水彩颜料,其中以水粉颜料使用最多。
(1)水粉颜料
也叫水粉色、广告色,有铅袋装和瓶装两种.瓶装广告色又有普通型和浓缩型(也叫图案色)。一般浓缩型的广告色更加细腻、纯净,比较好用。水粉颜料调配方便,覆盖力强,可薄可厚,可干可湿,既能大面积平涂,又可以进行细致描绘,修改容易,所以是图案绘制最基本、最普遍使用的颜料。
(2)水彩颜料
水彩是一种透明的水溶性颜料,主要依靠水分来控制颜色的薄厚、浓淡,调配方便,但覆盖力差。水彩可以大面积渲染,也可以做细部刻画,但不宜反复修改。水彩的效果明快、淡雅、韵味独特。
2、图案颜料的调配方法
(1)水粉颜料
一般都要加水溶解,将颜料中的胶调开。水粉颜料保持适当的干湿度很重要,颜色太稀不容易涂匀,覆盖力及饱和度都较差;太干又会使毛笔滞住,不容易画得平整、工细。
买来的水粉颜色是有限的,要产生丰富的色彩变化,就要把颜色进行混台调配。邻近色相调可产生丰富的色相变化,如黄色与绿色相调,可产生许多不同倾向的黄绿色;对比色相调在色相变化的同时,还会产生不同程度的纯度变化,如绿色中调入红色,会呈现出橄榄绿色,再加入红色,就会变成棕绿色直至棕色,纯度逐渐降低。颜料中加人白色可使明度提高.但会使颜色有偏冷倾向,纯度也有所降低;加入黑色可使颜色明度、纯度降低,色相则偏暖(但不绝对,如黄色加黑后会偏绿而变冷)。
此外,买来的水粉颜色都较鲜艳,直接使用往往效果生硬,不易协凋,使用时可加人一些沉着色调配一下,如:土黄、褚石、土红、钴蓝、橄榄绿、熟褐等,使颜色变得“熟”一些。相混的颜色越多,色彩的纯度就会越低。
(2)水彩颜料
水彩颜料是通过颜料中的水分来调整颜色的深浅及纯度。水彩除了可以像水粉色那样相互混合调出各种颜色之外,主要是运用叠色的方法来产生丰富的色彩变化。
因水彩具有透明性,后画的颜色覆盖先画的颜色时,可以透出先画颜色的色相。同色相叠加台使颜色变浓、变深·不同色相叠加会产生新的色相,如黄色与蓝色叠加产生绿色。若是对比色叠加,则会使颜色纯度降低变脏。用水彩色画图案要从浅到深,不宜画得遍数太多,否则会失去水彩颜料明快淡雅的特点。
总之,图案颜料的调配经验要靠大量的实践训练来获取,只有不断反复的调试,相互比较,才能得到比较理想的色彩。
二、图案色彩设计的基本步骤
步骤(1)设计草图:可用铅笔在一般的草稿纸上将构思画出,并逐渐确定下来。用透明拷贝纸将草图拷贝下来。
步骤(2)先着底色再拷印:如图形有底色,先将底色平涂好,待干。如没有底色可直接上色,将拷贝纸上的图形用硬铅笔(如 3H型铅笔)把图形拷印到已打好的干底色上。用力大小视印痕清晰度来定。
步骤(3)着色:将调好的色彩用所需技法描绘到拷贝好的底色上。
三、几种色调的变化练习
图案色彩的色调大体分为冷、暖、灰等三种基本色调,但我们在训练时,可进行更为细致的色调训练。如以下七种色调是最为必要的练习。
1.同类色色调:即将一个单色调入白色或黑色,使画面色彩出现深浅变化的色调,既谐调又统一,色彩虽单纯但很素雅。调此色调时要注意明度的深浅变化,面积比例安排得当。切不可出现深浅失衡的效果,否则色调会过亮或过暗。2.类似色色调:即色轮表中同在60°-90°的相接近的色彩,如红、橙、黄及蓝、绿、紫都分别属于类似色的范围。与同类色相比,色彩选择稍多变化(参看色轮表)。这种调子的变化因色距较近,虽有变化但很容易协调,因它们中都含有相同色素。很多图案的调子中,类似色的调子被普遍采用。
3.对比色色调:指色轮表当中与120°-180°相对应的色彩,我们都称为对比色,其中我们熟悉的红——绿色、黄——紫色、青——橙色都是属于对比色。其中红—一绿色对比在图案中最为常用,有“万绿丛中一点红”之称,色彩对比强烈,衬托性较强,两色在并置时如作些面积、强弱、中间色间隔等手段,效果更佳。
4.高明度色调:整个画面的色彩均使用明度较高的色彩,每个色彩均加有不同程度的白色或浅色(如淡黄、浅绿等),力求色调明亮、淡雅的效果。
5.中明度色调:此类调子均保持深色和浅色的均匀配制,并使色相保持中等明度的效果。色彩的纯度上变化不大,可配入部分较浅或较暗的色彩,但主体色块仍以中明度色彩为主,如我们常用的土黄、朱红、赭石、湖蓝、草绿等色,基本属于中明度色相。
6.低明度色调:要求所采用的色彩为明度较低、较灰,色彩纯度偏弱,此类调子一般多选用较深色彩,如黑色、深蓝、深红、深褐及深绿等色来调取。在低明度色调里也应增加少量的中、高明度的色块,以加强低明度色调中的层次,以免出现暗色一块的沉闷效果。低明度色调的特点是色泽深沉、稳重、谐调。
7.高纯度色调:运用纯度较高的色彩进行设计,尽量保持每套色的鲜明度,使画面具有对比强烈、色彩明快的效果。
8.低纯度的色调:根据低纯度色彩的特点,多调用较趋灰性的色彩来着色,保持画面始终呈现一种色调典雅、协调的整体效果。
[小结]
1、色彩的变化主要由色彩的色相、明度、纯度及色性决定的。
2、图案的色彩强调归纳性、统一性和夸张性,注重对整体色调的设定。
3、常用的图案颜料主要有水粉颜料和水彩颜料,其中以水粉颜料最为常用。[作业练习]
1、图案的色彩有什么特点?
2、什么是调和色?什么是对比色?
3、如何协调对比色的配置?
4、色调变化练习:同类色色调、类似色色调、对比色色调、高明度色调、中明度色调、低明度色调、高纯度色调、低纯度色调的各一幅。
第二篇:素描色彩图案基础范文
第一课:画素描所使用的工具及性能
广义上的素描,涵指一切单色的绘画,起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描,专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。
一、素描工具
1、铅笔:美术铅笔的铅芯有不同等级的软硬区别.硬的以“H”为代表,如:1H、2H、3H、4H等,前边数字越大,硬度越强,即色度越淡;软的以“B”为代表,如:1B、2B、3B、4B、5B、6B等,数字越大软度越强,色度越黑;学生用铅笔一般是HB形,软硬适中.对於初学绘画的可从HB到4B中选择三种类型就可以了.
2、炭笔:炭笔的用法和铅笔相似,炭笔的色泽深黑,有较强的表现能力,是画素描的理想工具,用於画人物肖像尤佳.但画重了很难擦掉.
3、木炭条:木炭条是用树枝烧制而成,色泽较黑,质地松散,附着力较差,画完成后需喷固定液,否则极易掉色破坏效果.
4、炭精棒:炭精棒常见的有黑色和赭石色两种,质地较木炭条硬,附着力较强,可用可不用固定液.
5、橡皮:画画用的橡皮一般常用的有香型的较软的橡皮和可塑性橡皮,可塑性橡皮如同橡皮泥,用起来非常方便.
6、画板和画夹:画板和画夹都有不同的型号,大小可随自己的画幅而定,初学者选用590X440mm左右的为宜.画板比较坚固耐用,画夹则方便携带,是外出写生的好帮手.
7、画纸:画纸要选用纸面不太光滑且质地坚实的素描纸最佳(图画纸的质地较松软,初学者不容易掌握
第二课:素描中线的表现方法
一、握笔
1、画画的握笔方法是和平时写字有区别的.通常的握笔方法是拇指、食指和中指捏住铅笔(如图1),小指作支点支撑在画板上(或悬空),靠手腕的移动来画出线条(如图2).
2、只在细部刻画时才会采用象平时写字的握笔姿势,但依然是靠小指的支点来移动手腕完成(如图3).
二、画板的摆放
1、画板的摆放应和视线垂直,画者和画板之间,应保持到可伸直臂膊的距离.这样在画的过程中,始终能照顾到全局,也避免由於视角的原因造成的透视错误(如图7).
2、当画板位置确定后,在画的过程中就不要再移动,以避免因角度的变化影响画儿的透视改变.
三、线的种类和注意事项
1、在素描中线的表现方式灵活多样,也非常丰富,可以用排线的方法来表现一个面,线的轻重变化形成面的虚实凸凹等复杂的变化.这些都需要学习者从练习中去体会.
2、线的画法是落笔轻,中间重,收笔轻,整个动作一气呵成,形成两头虚中间实的线(如图4).这样画出的线容易衔接,在整个画的过程中也容易把握整体的效果(如图5).
3、带钩的线和两头齐的线在素描当中都是忌讳的,这样的线在衔接上会造成明显的接口,也容易造成线条的杂乱(如图6).
4、排线是初学画画应特别注意的.虽说画无定法,但在没有达到一定程度时,讲究线的排放不但有利於学习的循序渐进,同时也是一个很好的学习习惯和方法.
第三课:素描中的透视表现
一、透视的类型
透视有三种:平行透视、成角透视、散点透视.
1、平行透视:平行透视也叫一点透视,即物体向视平线上某一点消失.
2、成角透视:成角透视也叫二点透视,即物体向视平线上某二点消失.
3、散点透视:散点透视也叫多点透视,即不同物体有不同的消失点,这种透视法在中国画中比较常见.
二、透视在绘画中应注意的一些特性
1、近大远小:近大远小是视觉自然现象,正确利用这种性质有利於表现物体的纵深感和体积感,从而在二维的画面上来表现出三维的体积空间.
2、近实远虚:由於视觉的原因,近处的物体感觉会更清晰,而远处的物体感觉会有些模糊,这一现象在绘画中也经常用来表现物体的纵深感.事实上,在绘画过程中,往往会对近实远虚更加以强调.(另外应注意的是:并非在所有的绘画过程中都遵守“近实远虚”这一规则,在一幅作品中主与次的关系往往更为重要,主体物的实和次体物的虚是更好的视觉导向,这也是艺术优於现实的取舍和区别.)
第四课:素描的色调“黑白灰”
1、色调
当光从一个方向照射到球体上时就会产生图1效果,我们把这种效果分成亮面、明暗交界线和暗面,其中明暗交界线由於和光的照射相切(光和球成0度角),没有光线通过,最暗;我们还把亮面分为:高光和亮灰;把暗面分为:暗灰、反光和投影;在素描学习中,我们通常简单称这种明暗色调为:黑白灰.
2、素描色调的另一种说法:五大调
(高光、亮灰、明暗交界线、暗灰、反光)五个调子是一切物体在一定光线下明暗变化的最基本格局,其具体明度的差比,要根据具体对象和具体光线去比较表现. 五大调的明暗对比的顺序是:
高光>亮灰>反光>暗灰>明暗交界线
第五课:构图
一、构图也叫布局(经营位置)
对於初学者,面对画纸,第一个问题就是画多大,放在什么位置,这就是构图.对於初学者,在没有把握的情况下,不妨先画几张小稿,在小稿上大概画出对象的长宽比例及雏形,选出利用画纸空间的最佳方案,然后依据小稿的构图在画纸上布局,定出对象位置的最高点和最低点,然后根据两个点画出运动线(可以是垂线,也可以是大的动势方向线).在纵线上找到最宽部位的横轴线,依此宽高作参照,找出对象形体的大的走势和雏形.
二、构图时应注意以下几点:
1、构图不能太小(会让人觉得画儿显得不够饱满、小气);(图1构图太小)
2、构图时应注意重心的平衡;(图2重心不稳)
3、构图不能太偏(太偏会让人有一边重的感觉,造成构图不稳);(图3一边重)
4、构图应注意透视的变化及比例关系,(图4比例和透视有误)
5、构图不应有残缺;(画石膏像时应注意)(图5不完整)
6、构图中视觉重心应在画纸的物理中心偏上一些;(图6正确构图)
7、如果构图中人物是侧面,要注意人物眼睛所对的一侧要稍稍多些空间,使感觉上画面不至於发堵.
第六课:石膏写生
第一节:几何体 <1>
一、几何体的意义
常见的几何体教材有:锥体、球体、六棱柱体、圆柱体和方体等.
1、几何体是初学绘画的必修课.因为几何体在结构上单纯,也是一切复杂形体最基本的组成和表现形式,通过对几何体的绘画学习,不但能让初学者掌握最基本 的形体素描表现方法,而且也可从中初步的循序渐进的掌握素描五大调、结构以及透视的变化.
2、几何体一般采用石膏做材料,在质地上比较单纯,也暂时不用考虑固有色对形体明暗的干扰,有利於初学者集中精力学习光对形体的影响,掌握色调的基本规则.
二、几何体的画法
1、球体:
A、构图:画球体第一步要先画出一个正方形(用直线在画纸上定出最高点和最低点,以及等量长度的宽,注意构图的位置重心应在纸张的中心偏上),然后用直线依次逐步削去其角,逐步使其趋於圆形.(注意:画圆一定要用直线来画,不能直接以弧线来圈一个圈,更不能运用圆规,这样做意在锻炼眼力和塑造形体的能力.)B、找出明暗交接线:在球体上明暗交接线是一个弧形,同样用短直线相衔接来表现这一弧形明暗交接线.(注意:明暗交接线在球体上的表现并非是截然的明暗分界,而是一个较模糊的,并且受反光影响,明暗交接线在色度上也并非一成不变,在表现上就更应注意观察,避免画死和概念化.)C、施加明暗:在施加明暗时,最好把处於暗部的包括明暗交接线、暗面、反光和投影一块儿统一起来画.先统一为一体,然后再在“明暗交接线”等地方逐步加以强调,使之在统一中寻找变化、对比和关系.在亮面靠近明暗交接线的地方是亮灰面,它的表现应由靠近明暗交接线到高光方向依次减弱,并始终使其明度高於暗面,高光的地方留白.(在画的过程中为了突出球的体积效果,可以强调明暗的对比,特别是明暗交接线的表现,事实上往往画得比看到的调子要重些.这是因为铅笔的表现力度远远达不到光照的效果那么丰富.)D、调整:调整在整个绘画过程中是很重要的一步.在前面局部的刻画中,难免会出现和整个调子不和谐的地方,或者是刻画不足或者是刻画太过,甚至是某些局部的形不够准确,都会影响到整体效果,在调整过程中,就是针对这些进行修改,使其在形体上准确,色调上统一和谐.(在调整中,作为最初的辅助线,此时也应融入到形体中,特别是最初所画的圆、表现明暗交接线的弧线,都应融进所属的面中,对於多余的辅助线应擦去.)
第六课:石膏写生
第一节:几何体 <2>
一、几何体的画法
1、圆柱:
A、构图:画圆柱第一步要先画出一个长方形,(用直线在画纸上定出最高点和最低点,以及宽,注意构图的位置重心应在纸张的中心偏上),截取一段儿高度为圆柱切面圆的透视形,注意观察圆柱的透视变化,然后用直线依次逐步削去其角,逐步使其趋於椭圆形,由於透视的近大远小的法则,椭圆在透视上的前半圆要比后半圆略高些.下圆面的透视也一样. B、明暗交接线:在圆柱体上明暗交接线是一个在弧形面上的直线,同样用短直线相衔接来表现这一弧形明暗交接线.明暗交接线在圆柱体上的表现也是一个较模糊的,并且受反光影响,明暗交接线在色度上也并非一成不变.
C、施加明暗:在画的方法上和球体一样,在施加明暗时,也要把处於暗部的包括明暗交接线、暗面、反光和投影一块儿统一起来画.先统一为一体,然后再在“明暗交接线”等地方逐步加以强调,使之在统一中寻找变化、对比和关系.在亮面靠近明暗交接线的地方是亮灰面,它的表现应由靠近明暗交接线到高光方向依次减弱,并始终使其明度高於暗面,高光的地方留白.
上圆截面由於受光的斜射,应作为亮灰来处理,强调上截面圆和暗面对比在视觉上所造成的反差,在处理上应将靠近暗面的部分渐渐变淡,以增强这种对比. 画投影时除了找投影的准形外,在处理上应和暗面一起来画,然后略强调较靠前的投影部分,并逐渐变淡,使之在透视上处於远部分的投影变虚(近实远虚).
D、调整:调整在整个绘画过程中是很重要的一步.在前面局部的刻画中,难免会出现和整个调子不和谐的地方,或者是刻画不足或者是刻画太过,甚至是某些局部的形不够准确,都会影响到整体效果,在调整过程中,就是针对这些所做的进一步修改,使其在形体上准确,色调上统一和谐.
第六课:石膏写生
以上鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵的图例:
1为构图;2为寻找结构;3为刻画和调整后的效果. 明暗画法和结构画法
1、以光线的明暗变化对物体的影响来表现对象,叫明暗画法.如上图:鼻子、眼睛、嘴巴.(强调光影的变化)
2、以描绘物体的结构特征来表现对象叫结构画法.如上图:耳朵.(强调结构内在联系)
3、对於初学者可根据自己的喜好自由选择适合自己的画法.
第二节:鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵
一、构图(图1)
1、构图在整个作品的完成过程中很重要,构图的大或小以及位置的偏或斜,都会影响画儿的最终效果.(构图注意事项详见第五课<构图>).
2、在构图过程中要多用水平和垂直的辅助线,有了这些辅助线,你就能及时较容易地发现绘画过程中所出现的错误.注意这些辅助线不要急於擦去,在往后的较深入刻画时,这些辅助线大多数会融入进画面.
3、构图是一个高度概括的一步,要抓大的形体走势,用直线概括成简单的几何形体,尽量舍弃局部细节.如鼻子可以概括为长方体;眼睛则为球体等.
4、在整个构图过程中,用笔要轻,即线应有一定的灵活性(活线),并不要求每条线位置都准确无误,为以后的修改留下余地.
二、结构和大关系(图2)
1、在上一步基础上,进行较细的描绘,注意描绘对象的结构同样要用直线,概括出局部的形体以及转折,同时应对重点描绘对象略加以强调,使之醒目,这样做是为了让自己始终明了描绘的主与次的关系,为接下来的工作做好安排(随时停下来,我们眼前的画都应是有突出点的,有条理主次的).
2、在寻找结构过程中可适当略使明暗,在明暗交界线结构转折的地方用笔适当放重,并向暗部略有几笔过渡,使之形成面的转折.
3、在寻找结构中也同样要考虑到整体,要让局部始终服从於整体.
4、利用各种辅助线反复检查整体局部的形、结构是否正确无误.发现有偏差应立即修改,哪怕是极小的也应马上改正过来,因为此时修改相对还较容易些,等到进入深入刻画阶段再来修改,就会麻烦多了.
5、检查时除了多用辅助线,还有一种方法,即换个角度检查,比如把画倒置,这样做的好处是,由於长时间同一个角度来看一幅画,在视觉上已经产生适应性,对所看到的对象反映趋於迟钝,换个角度会很容易发现问题的所在.
三、深入刻画(图3)
1、进入刻画阶段时还应时时注意刻画对象的主次关系,主要刻画对象要始终优於次要对象,对於人物五官的刻画,一般情况下主次顺序是:眼睛-鼻子-嘴巴-耳朵.但根据侧重的情况不同也会不同的主次关系,比如模特的嘴巴特征特别明显,就有可能把嘴巴的刻画放在主要位置.
2、“近实远虚”也是刻画时应遵守的一般规律.但对於画面的主次关系而言,主要刻画对象应优於“近实远虚”.
3、刻画时骨点的强调也很重要.把握好骨点也就有了内质,坚实有力,使所表现的对象不至於留於表面.
4、在整个深入刻画的过程中,整体关系始终优於一切.在整体关系的协调下,才会有主与次,近实远虚的相应关系.
四、调整(图3)
1、调整是最后一步,也是关系到作品最终效果非常关键的一步.在通过了前面一系列的工作以后,回过头来再看,我们会发现其中有许多的不和谐,比如有些地方刻画的还不够,有些地方则刻画得过了头,甚至有些地方还会有错误出现,这些都会影响到画的整体效果以及主次关系的表现,适当加以调整修补是很重要的.
2、在调整过程中还要始终以整体效果为目的.对於不和谐的地方要毫不手软地加以修正,不要因为某一局部刻画得很精彩而舍不得修改,要知道正是这不该精彩的地方的过於精彩破坏了整体的协调,从而造成整幅画的不精彩. 第六课:石膏写生
第三节:石膏像
石膏素描是学习素描的起步和入门,一件精美的石膏素描有利於培养和提高学生的审美能力;并且石膏因为没有色彩的变化,更有利於初学者集中精力把握整体特征、比例关系以及明暗变化.
下面我们将针对石膏像“战神”为例进行练习
1、构图:构图的好坏直接影响着整个作品的最终效果,画正面的战神挂面像,在构图时应注意位置的左右均衡,由於视觉上的重心是物理中心偏上一点儿,为了使作品不致於有下沉感,在构图时就要考虑进这一因素,使构图位置偏上一些;
2、透视:注意整体与局部的关系,比例、透视变化.
3、整体大关系:在画的整个过程中,把握整体关系是自始至终都应注意的;
4、色调:在画的整个过程中,同时应做到画面色调的心中有数;
5、重点刻画:在服从於整体大关系的基础上,进行重点刻画,使画面显得主次清楚,层次分明;(图4)
6、调整:在画的过程中难免会陷入局部,在画儿基本完成之时进行整体的调整尤其重要.
第四课:人物写生
人物写生对锻炼学习者观察能力和塑造能力都有着很大的帮助,同时通过人物写生学习也是在为创作打基础,在以后的创作道路上,有没有一个很好的写生基础,往往也决定着一个人的绘画艺术的生命力.
人物写生除了要注意在学习石膏像写生时的构图、色调、整体 关系、重点刻画等,还应在质感(包括皮肤质感、头发、衣物等的质感)、特征方面下功夫,抓住人物的独特点,进行适当的夸张刻画,使这一特点更为凸显,做到既尊重於真人的描写,又超越於照相式的原样照搬,从而增加艺术的感染力.
关於人物素描的学习,是一个长期的在实践中不断锻炼提高的过程,本课所讲的只是本人在学习过程中积累的一点经验,仅供初学者参考.总之,学习绘画最好的方法还在於自己多画,从画的过程中自己感受积累经验
第一课、色彩的属性及相互关系
1、三原色:红、黄、蓝(在色彩中不能由别的颜色来调制三原色)
2、复色:除去三原色的所有颜色,如:橘红、草绿、粉红、紫色、褐色、...
3、对比色:(图1)色环方向相对应的两色互为对比色;如:(红_绿)、(黄_紫)、(橘红_蓝);
4、邻近色:(图2)色带中相邻的颜色;
5、暖色和冷色:(图1)色环上半圆为暖色,下半圆为冷色;暖色和冷色没有绝对的区分,只是在某种情况下对颜色相互比较而言,如:绿色和蓝色相比,绿色为暖色而蓝色为冷色,绿色和黄色相比,则绿色为冷色而黄色为暖色; 第二课、构图的常用形式
构图的常用形式有:
三角构图、圆形构图、方形构图、聚焦式构图和 “S” 形构图等.
在静物写生中三角构图最为常用(图3);
构图中注意的事项:
1、构图的均衡,防止构图的重心不稳和偏移;
2、疏密的结合,防止构图过於集中或松散;
如静物写生中水果在画面中的摆放,就应该注意水果的“组”和“散”的密疏搭配,使画面有张有弛,相互关联.
3、主次分明:主次一般会体现在所占面积和位置上;
主体一般会在画面的视觉中心位置,所占面积也相对较大;没有主次的画会让人感觉不知所云.
第三课、色调
根据它的冷暖分为:冷色调、暖色调;
色调的协调统一,以及色调的冷暖差异,对一幅画的整体效果,情感氛围,都有着不可估量的作用;
1、运用暖色调很好地反映了中午烈日下小巷的明朗和宁静(图7);
2、运用冷色调很好地反映了月光下小巷的幽静(图8);
3、运用暖色调很好地反映了夕阳下小巷的温馨(图9);
备注:对於冷暖色调,并不是说不可以在画面上出现对比色,适当的对比色的运用反而会强化视觉表现,只要对比色的存在不至於破坏画面色调的和谐就可以使用.
第一课:怎样画速写
画好速写一直被认为是件有益的事,对于每一位习画者来说,注意其基本要求和方法至关重要.
1、在练习中要善于观察,抓住关键的动态神态,舍弃那些繁琐的细节,速写从某种程度上讲,就是培养习画者的取舍能力,培养习画者能抓住让人感动的东西的能力.
2、重要的部位,如人物速写中的头部和手,要多用些心思,那些次要的部位可尽量画得简略,3、我们还可以有针对性的进行动态速写,练习抓大的动态;适当进行慢写练习,默写,以及临摹,都有助于速写水平的提高,4、在画的过程中且记:不要看一眼画一笔,画错了也没关系,也不用擦,可以再重复再画一下,那些错误的用笔有时反而会让画面感觉更充实和充满活力,5、速写关键还在于多练,从画的过程中揣摩领略出来的东西,才是对自己最为宝贵的哦!平面构成
第一课、形态的类别、特征及关系
一、形态的类别:自然形态、非自然形态
1、自然形态:
自然形态是指自然界的生物和非生物形态.(如山、海、花草、鱼虫等);自然形态的变化极为丰富,有些形态易被感知,(如山石、动物、树木等),有些形态不易被感知,(如雾、晚霞等),还有些形态工整有序,像是人工所为,(如斑马身上的条纹、蜂巢的六边形等).
2、非自然形态:
几何形态:以几何形构成方、圆、角、锥、弧、曲形等;
抽象形态:有偶然抽象形态和自由抽象形态;
怪诞形态:某种梦幻中感觉的形态;
装饰形态:对自然形态的概括、化简、归纳整理;
人为形态:人为加工设计的形态.
第一课、形态的类别、特征及关系
二、形态的特征
1、形状:构成形象的主要特征,有内外轮廓区分;
2、大小:形之间的比较差异;
3、颜色:形的明暗、黑白或色相差异;
4、肌理:形态表面的质感,如粗、细、光、皱、凹凸差异;
三、形态的关系
1、分离:形与形关系疏远;
2、相遇:形与形关系密切;
3、相切:一个形占主要位置;
4、相连:形与形结合一起;
5、重合:消失掉一个形,如日蚀;
6、相叠:透叠出新的形;
四、形与背景的关系
任何形在背景中都可看作是空间的存在,在背景中涂实的形是正形或实形;反之,背景中空白的形是负形或虚形,而以线为轮廓构成的形为线形.
第二课、点、线、面的运用
点、线、面是平面构成的基础,任何形的构成和组成都离不开点、线、面的运用.
一、点
1、在形态构成中,点有大小、形状和面积,是基本的形态要素.
2、点有实点(积极的点)、虚点(消极的点),点还可构成线(点的线化),还可构成面(点的面化).
3、点的大小变化能产生空间感,点的规律排列能产生方向感,点是线和面的变化基础,点还可以形成自由聚散的变化.
二、线
1、线的表现形式:
几何曲线:具有机械美;
自由曲线:富于个性,活泼自由,有节奏美;
涡线:有速度感、向心性;
辐射线:规律的扩散性;
横线:稳定、包容、安宁,有象征女性的寓意;
竖线:挺拔、向上、发展,有象征男性的寓意;
倾斜线:不稳定,有动感;
排列线:有平行排列、垂直排列、曲线排列等,有整齐、秩序感;
交叉线:不同线形的相互交汇.
第二课、点、线、面的运用
二、线
2、线的性格:
A、是通过线的不同表现形式,如粗、细、迟缓、流畅、急促等变化,给人造成某种心理感受,如喜悦、悲伤、坚实、烦乱等.
B、消极的线(隐藏的线)
C、不是直接的实线,而是能知觉出的隐藏的虚线.
D、点可以构成半虚的线.
E、线的排列可以构成半虚的面.
F、封闭的线构成面的轮廓.
三、面
A、面与点、线相比更具理性和量感.
B、充实的面具有量感(积极的面);非充实的面具有虚感(消极的面)(点构成的面,线构成的面,被包围的面);封闭的线形成空间中的形(线形);
C、面可分为:几何的面、有机形的面、偶然形成的面;
D、影响面的因素:面的内部变化和外部变化;
E、面的构成:分割构成(减法):直线分割、曲线分割、异形分割;组合构成(加法):几何面构成、曲面构成、不规则形构成等.
四、点、线、面的综合构成.
造型语汇中用单一形表达,有时会显得单调和局限,点、线、面综合运用时则更为丰富,但不能平均使用,平均使用反而会抵销各自的形态特征.
第三课、基本形与骨骼
一、基本形
基本形是构成变化中的单位形,基本形可演化出若干种构成变化形式.基本形之间的组合关系,可表现为 构成形式中的重复、近似、渐变、发射、变异、集结、对比等,基本形还可群化、繁殖、单形组合等.
1、重复构成:重复构成是同一形的重复排列,构成一种整齐、规律、秩序的美.
2、近似构成:指形的相似、相类、接近.包括有形状、大小、色彩、肌理、质感、位置、方向等近似构成形式.
3、渐变构成:渐变是指形的逐渐变化,是有序、有规律的改变.
(空间渐变、形状渐变、交错渐变、延异渐变)
4、变异(特异)构成:变异是指在整体有序中的个别无序,在普通中的特殊,在规律中的破坏,变异也是一种特殊的对比.
变异的表现方法:A、大小变异(整体的大与小的变异);B、色彩变异(局部的色彩变异);C、位置变异(产生局部位置变化);D、方向变异(产生局部方向变化);E、形状变异(产生局部形状变化);F、错位变异(产生局部错位变化);G、开烈变异(产生局部开烈变化);H、分离变异(产生局部分离变化);I、性质变异(产生局部性质变化);J、破坏规律的变异(产生局部破坏变化)
5、集结(密集)构成:集结构成较为自由,集结有些像自由发射,有些像自由的渐变,是靠疏密变化,产生节奏,形成韵律.
6、对比构成:对比是形态中不可协调的因素,彼此相互排斥,在对比中强调各自的特性.造型上有大小、方向、形状、色彩、肌理、空间、节奏的对比.
渐变
大小变异 形状变异 位置变异
色彩变异 肌理变异 开裂变异
方向变异 错位变异 线质变异
第三课、基本形与骨骼
二、骨骼
在平面构成中骨骼有两个职能,一是本身骨骼线构成,再者是骨骼容纳基本形.广义上讲起支撑作用的都可看作为骨骼,在自然界中参天大树是靠树干支撑的,一片树叶由叶筋支撑的,人、动物有骨骼,建筑物有柱、梁、框架,都可以看作是骨骼.
1、骨骼与基本形的关系:基本形纳入骨骼中可以有显露骨骼(有作为骨骼)和不显露骨骼(无作为骨骼)两种形式.
有作为骨骼是指骨骼置入基本形后,骨骼仍发挥作用;无作为骨骼是指骨骼置入基本形后,骨骼消失或骨骼已不发挥作用.
2、渐变骨骼:渐变骨骼有单元渐变、双元渐变,渐变骨骼还可纳入渐变基本形,也可基本形不变,重复置于渐变骨骼之上.
3、发射骨骼:骨骼呈放射状,也可以是一种特殊的渐变形式.(发射的形式有:心点明显、隐晦、变换、迁移心点、旋转发射、不连接发射等)
第四课、比例与分割
平面构成中分割是构形的常用手法,骨骼也是对平面的分割,分割可以按比例分割,也可自由分割,或将原形态分割打散重新构成.
比例分割反映出人们的一种审美观,古希腊人崇尚黄金比(1:1.618), 他们将黄金比运用到神庙和雕像建造中;古埃及人则用稳定的金字塔形表现他们的神圣与庄严,中国人崇尚“天圆地方”,“圆”象征苍穹、宇宙,“方”象征坚实的大地,“圆”还表示“饱满”、“中庸”的理念.
一、分割的常用方法:
1、重复分割:按一定的比例重复分割;
2、渐变分割:按一定的渐变比率分割;
3、等形分割:是一种对称分割形式;
4、等量分割:不对称分割,表现一种视觉平衡;
5、黄金比分割:以黄金比为分割比例;
6、自由分割:打破规律的单调;
7、打散分割:将原图形分割打散,进行规律或非规律构成
8、数列分割:(等差分割、等比分割、调合数列等)
第五课、空间与矛盾空间
一、空间:
空间是形态组合在二维平面上造成三维的空间感,这种三维的空间感源于视觉中的错觉性认识.
1、空间的表现形式:(A、线与形的变化组合可以造成空间;B、重叠可造成空间;C、形态的大小可造成空间;D、渐变可造成空间;E、明度、色彩差可造成空间;F、肌理差可造成空间;G、黑白、正形、负形、虚形可造成空间;H、阴影可造成空间.)
2、矛盾空间:矛盾空间是在平面上表现三维空间的矛盾性,造成眼睛的错视,表现为非现实的无理图形,假想空间、梦幻空间、错觉空间和非现实空间的表述形式.
3、矛盾空间的表现方法:A、视角变换构成的矛盾图形;B、形状交叉错接形成的矛盾图形;C、视错觉形成的视幻觉图形.
第六课、隐现图形与变换坐标 隐现图形
一、隐现图形:
隐现图形是一种视觉上的视差,使得图形忽隐忽现.(一般视觉经验对完整图形比较容易判断,而隐现图形则迷惑视觉判断,因为“隐”和“现”的图形都不是完整的图形,它们或相互交错,此隐彼现,或利用错视“图底”转换,共用形或共用线形成隐现图形.)
1、隐现图形的表现方法:(A、切割图形构成;B、利用公用线或公用形构成;C、利用图底转换或错视构成;)
二、变幻坐标图形:
坐标是确定图形、比例、位置的依据,通常使用的是正交坐标.
如果将正交坐标变形,正交坐标内的图形也随之改变.
其做法是:先在图形上画好正交坐标,以此为模式,然后再画另一任意改变坐标比例的形,将图形再画入其中,注意横竖坐标数不得改变.
第七课、肌理
肌理是指物体的表面纹理,不同的材料形成不同的表面肌理,它给人造成了不同的心理感受,肌理可分为触觉肌理和视觉肌理.
一、触觉肌理:
触觉感受到的肌理,触觉肌理受光的影响,触觉肌理可分:
1、自然形成的肌理,最为丰富,如岩石、树木;
2、人工制造材料形成的肌理,如金属材料、塑料材料、布材料等.二、视觉肌理
1、绘写形成的肌理,规律的和无规律的;
2、特殊方法形成的肌理:
a、渲染法;b、吹彩、吹墨法;c、滴流法;d、对印法;e、拒水法
第八课、采集构成 采集构成是不同的现实生活素材作为构成材料,如过期的印刷品、摄影作品、报刊杂志等,也可是自然材料或日用品、工业品等.采集构成是研究不同素材重新构成后所表达的形式意义和内容意义.
平面素材采取拚贴手法构成,拚贴,可运用构成的各种形式语言,表现极为自由,拚贴还可将不同时间和空间的物象构成在一起,创造出一种超然的构成形式.
常用的手法有:
1、移花接木:改变结构、性质或形态;
2、偷梁换柱:是一种置换的方法;
3、时空错位:打破时空观念;
4、逻辑相悖:反逻辑思维;
5、形象变异、变维:形式上表现为多维度图形;
6、隐藏图像:迷惑视觉;
7、同构图像:不同性质的图形同构在一起,如:埃及的狮身人面像、欧洲的美人鱼等都可看作同构图形.
图案
1、图案的应用:
图案的用途非常广,尤其是用在装饰方面的特别多,如:各种工艺品的装饰、雕塑、陶瓷、布料等的装饰等等.
2、单独图案是学习图案的第一步
习惯上我们常用几何图形(圆形、三角形、方形、菱形、正五边形、正六边形、椭圆等)作为单独图案的基本形,所做图案适合於基本形内;单独图案经常采用对称、均衡等形式,不管采用何种形式,在设计图案时都应注意的是:图形的高度概括及特征的突显;构图的饱满程度;主次关系是否明朗突出;色彩在色相、明度、纯度上的搭配是否和谐(关於色彩的搭配详见“色彩构成”);
第二课、二方连续、四方连续
1、以一个或一组图形为单位,形成左右(或上下)的两个方向上的重复排列,这种形式就叫二方连续;
2、以一个或一组图形为单位,形成上下左右的四个方向上的重复排列,这种形式就叫四方连续
第三篇:《图案基础》教案
《图案基础》教案: 第九课 植物图案
[教学目的与要求]
要求学生了解植物写生的方法;在写生的基础上掌握植物图案的变化规律。[教学重点] 植物图案的变化 [教学难点] 植物写生 [教具] 图案挂图、课件 [授课内容]
植物图案又称花卉图案。植物图案本身来源于自然,又不同于自然。由自然形象变为装饰形象的过程为图案的变化。自然形象虽然很美,但它还不能满足人们对美的需求,人们的生活需要用更加理想更加超然的艺术形象进行美化。
植物图案写生即是要深自然中去,熟悉、研究、表现对象,寻求自然的形式美,记录形象的各种特征,为创作搜集素材、为图案的变化作准备。
植物写生是植物图案变化的基础,是植物图案造型的重要依据。植物图案变化就是生活与自然的完美结合。
植物写生变化是图案教学的重要内容。作为植物图案变化的写生,其目的一是为艺术创作收集素材;二是通过写生训练观察能力和良好的形象塑造能力,为以后自如地处理画面打下坚实的基础;三是在写生中,对自然物象的特征、组织结构、生长规律等进一步加深理解,从中寻找装饰美的要素,为创作积累经验。
一、写生
为了获取第一手资料,应到自然中去通过写生而得到大量的植物花卉造型素材,为往后的图案设计提供参考资料。写生时,首先应仔细观察、了解、熟悉植物花卉的基本生长特点,如花头、叶瓣、根茎的生长特征,每种花卉都有不同的特点,所以要注意区分。然后用铅笔或钢笔、毛笔等工具,选择最佳角度把花形勾画下来,描画时最好能把整枝花形(即有花头、叶瓣、根茎的折枝花)画下来后,再画些不同角度的单个花头、单片叶瓣的特写,以求更加了解其生长特征。如有可能,可着些淡彩。以求写生稿更为生动,加深记忆。写生的方法可用铅笔素描法、钢笔勾线法、钢笔素描法或钢笔淡彩法等来描绘,写生稿的画面一定要生动、准确、干净整洁,切不可过于随意、马虎。
1、写生的观察方法
当我们置身于大自然中,面对各种繁、杂、乱的植物,不可能像照相机一样,把眼前的一切全部记录下来,而必须把庞杂的客观形象进行筛选、提纯、净化,做到这些就离不开“观察”。观察是进行写生的前提。图案写生与绘画写生要求不同,它受到装饰功能和工艺制作、材料属性等条件的制约,在形式上追求影像美、单纯美、秩序美,不必过多表现透视变化和立体空问的真实再现。因此,图案写生在观察时应注意:(l)要抓住对象最具代表性的特征,选择最美的造型姿态,以最适合的角度去描绘。例如:莲蓬、葵花的形象从正面(俯视)观察会一目了然,而蘑菇从底部看更具有装饰味,松塔、菠萝从侧面(平视)看特点更清楚。
莲蓬 葵花
蘑菇
松塔
蘑菇 菠萝
(2)注意观察物象的外形特点,外轮廓不仅能有效地表现物象的特征,而且与纹样的组织有密切关系。就植物而言,有的形态丰润饱满,体现出面的美感,如:牡丹、菊花等;有的形态奔放流畅,呈现出线的优雅.如:芒杆、杨柳等;有的小巧精致,有的硕牡厚重。抓住这些外形特点,有利于图案的造型归纳与变化。
牡丹 菊花
(3)抓物象的结构和表面纹理。花叶的结构和纹理,都可能成为很好的装饰素材。花蕊的形态、花瓣的轮廓、花叶茎脉的纹理组织、老杆新枝的肌理对比以及大叶嫩芽从大到小、从强到弱的韵律美感,藤蔓翻卷的优美动势,都可以是图案表现的内容。
花瓣的刻画
花瓣纹理描绘 枝干动态肌理描写
(4)对着物象直接归纳写生,这是一种培养对图案变化的观察力和表现力的方法。在写生的同时,将花叶细碎的边缘缺口整齐化一,把复杂的脉络纹理规整条理,强化对称的结构,梳理杂乱的枝杆,并可移花接木,将形态较完美的花叶枝组织在一起。这样写生出来的素材只须稍加修饰变化便可成为图案作品。
2、写生的方法
(1)线描法
图案的线描写生是依据中国传统绘画用线造型的方法。运用线的粗细、浓淡、曲直、刚柔等,准确地表现对象的形态、结构和特点,有如中国画的白描。用线要求准确、肯定、清晰。也可使用硬笔、线特色粗细一致,如“铁线描。”此种描绘方法细腻、生动,具有清晰、明确的效果,是图案写生中最方便、最常用的一种方法。
线描写生同中国画中的白描相比较,在使用工具上有更大的自由。既可用毛笔,也可用铅笔、炭笔、钢笔、泡沫笔等。工具极为简便,在表现上有利于形象结构和局部的刻划与展现。
(2)明暗法
图案的明暗写生方法和绘画素描的原理是一致的。但作为图案写生,不要求过分的追求线条、明暗、虚实等空间表现,而强调表现对象的结构,以及黑白灰层次的概括归纳。做到层次分明、有立体感和生动感。明暗的表现既可以是整体的,也可以是局部的。
图案的明暗写生,用铅笔、钢笔或毛笔画出对象的光影和明暗效果。明暗法既可用点或线排列,也可以用黑白灰色块渲染,工具简便,表现充分,有利于图案的变化,能适应多方面的需要,使图案形象既富装饰性,又有一定的真实感和立体感。此种画法具有真实、生动、立体感强的特点。
明暗法(3)彩绘法
使用彩色颜料(水彩、水粉、丙稀、油画颜料等)进行写生。彩绘法分为淡彩和彩绘两种。
图案的淡彩写生是在线描的基础上,根据对象的色彩以淡彩进行表现。淡彩写生是以铅笔或钢笔起稿,画出轮廓和大结构,再以水彩、彩铅等透明色渲染,是一种简便易行的记录颜色的写生方法。既能准确、清晰地表现写生对象的结构,又能反映出对象的色彩及其变化,为图案的造型和用色提供较充分的依据。淡彩写生一般用透明的水彩颜料。也可用水将水粉颜料调淡调薄使用,但不能覆盖线描。
彩绘法是以彩色颜料描绘对象色彩的明暗、冷暖变化等关系,真实而生动地再现客观对象。
(4)影绘法
图案的影绘写生是运用毛笔和墨汁,剪影式的表现对象。影绘写生是种强调物象轮廓和投影形状的表现形式,以单一的黑形来体现物象的剪彩效果。影绘郑重表现对象的外形特征和生动姿态,形象简炼、概括。因此,写生时要善于选择最能集中表现对象形态与神态的角度进行。在表现方法上,切忌勾形填墨,要学习中国画中写意的用笔方法。注意处理形与底,黑与白的关系。
影绘写生有利于锻炼和提高敏锐的观察能力,概括的表现能力和提炼取舍的布局能力。此种方法单纯、整体感强,具有平面性,非常利于图案的归纳装饰。
二、变化
学习图案变化第一步必须要从花卉变形开始。变化前必须准备有关的资料,从现存的资料中找到花卉变形的规律,从中受到启发,通过图案变化的方法设计出图案。然后结合几种常见花的生长规律(如叶有对生、丛生、轮生,花有单瓣、复瓣,枝干有草本、木本……),并对花朵、花苞、花瓣、花蕊等生长结构进行变形,方能达到理想的变化目的。
装饰花卉变化的目的有三点:一是特点更强,更典型;二是形象更美更理想,装饰性更强;三是符合工艺制作的要求,利于投入生产。
对初学者来说,最好是先把写生稿中的花头、叶瓣单个做些简单变形,借此也可训练一下表现技法,如用点缀法、色块法、线描法或黑白转换法、线面法等技法来进行表现。
变化是一个艺术的再创造过程。在这个过程中要对写生素材进行主观的、有意识的处理,使之成为装饰纹样。变化的方法主要有以下几种。
1、简化归纳法
大自然是美好的,但用图案的眼光看,有的过于繁、杂、乱,必须对其进行筛选、提炼,概括,删除客观形象中丑的、次要的和非本质的东西,使新的形象具有更明确、更简练的特征。
简化归纳方法又称概括法,这是最基本的变化法。概括不是粗制滥造,不是简单的少画,而是一种简化提炼,是艺术的再创造。简化归纳方法多采用剪影式的处理方法,中国传统图案中的汉代画像和民间美术中的剪纸、皮影等均是此种方法。
2、美化夸张法
夸张是装饰变化的重要手段,它与概括法是紧密联系在一起的,是一种手段的两个方向。夸张的前提是概括,概括的目的也是为了更好地夸张。
夸张是对自然形象最具代表性的特征加以强化、渲染。可以对花叶的独特感受以一定形式的语言表现出来,手法大胆.不拘泥自然形象的束缚。
夸张可以是花叶的局部,也可以是整体形象,关键是要强调特点,使形象更醒目,更有代表性。
3、平面化处理
图案与素描不同,它主要追求的是影像美,取消或减弱纵深空间层次,把形象平铺摆开,既没有包括周围环境的三维空间,也没有自身的体积感。
平面化处理
平面化处理和立体表现相结合
在现代图案创作中,有时由于需要也出现了写实风格的立体处理.但从图案整体风格来说,平面化处理仍是主导
4、减少重叠
在图案结构中,不论主要与次要纹样,都要交待得清清楚楚,如:一朵朵花、一个个花苞、一片片叶子、主枝与分枝等。如果重叠太多,互相遮挡,就会使形象、结构混乱不清;如果必须出现大面积重叠,可采用透叠的方式,打破沉闷,增加层次关系。
透叠处理
5、多种透视相结合
在植物图案变化中,不是否定透视,而是不需追求强烈的透视。因为图案讲究单纯化、平面化、秩序化,只有在没有透视或轻微透视的情况下,才能发挥上述特点。植物图案中比嘲多的采用花、叶的正面或侧面形象,为的是能更好地表现出它们的对称、平衡等装饰性较强的形象美。
在一幅画面中可允许多种透视并存,多视点结合,如枝干是“平视”,而花、叶是“俯视”,目的是将其各自的最佳视角展示给观者,从而最大限度地展现形象特征。
多种透视相结合
6、巧合法
它是运用矛盾的统一原理,将相同或不同的形象有机而巧妙地组织在一起,构成完整而生动的图案形象。
7、写实变化
在变化时,按自然形态作概括和提炼,花形近似自然形态,通称写实变化
8、打破自然的比例关系
写生是按自然形象本身的比例关系来描绘对象,如透视比例(近大远小,大小比例(花、叶的不同大小)、长短粗细比例(枝干)、多少比例(花,叶的多与少)等。这些在图案变化时应根据设计的意图加以改变,可以将小的放大,远的拉近,长的缩短,粗的减细等。我们需要很好的写实造型能力,但在图案创作中又要摆脱它的制约。
9、打破现实中的时空观念
图案可以把不同季节的植物组合在一幅画面中,创造出新的形象,也可以运用移花接术的浪漫主义创作手法,将不同空间的植物并存在一起,如民间剪纸、刺绣图案中经常出现一条枝干上长出几种不同的花卉,或把荷花、荷叶、莲蓬和藕同画在一幅画面中,使图案更具浪漫色彩和超自然的艺术魅力。
10、添加纹饰
在简化归纳的基础上,为强化某一部分的效果,添加富于装饰趣味的纹样,使形象更加完美。
在运用添加手法组织纹样时,一定要有内在的联系.关键是点、线、面,黑、白、灰关系的台理搭配,使花叶的装饰效果富而不杂乱。增加艺术情趣和美好联想是添加纹饰的目的。
添加纹饰
11、写意与抽象
在变化时,凭自然花形中的花瓣形状,选择其中某一瓣作为资料,在借助骨架形式,进行重复排列,可以创造出很多有趣味性的花头图案。
写意是一种追求神似的手法,着重表现物象的精神面貌。写意要充分熟悉形象.并要对形象进行独特的表现。抽象是用几何化的形式,使用近似方形、圆形、三角形以及直线、几何曲线等形式去归纳要表现的各个部分.从而达到理想的意境。
12、宏观微观相结合
图案变化中运用宏观的手法,是把物象的特征概括到极点,以表现其整体形象及本质。微观法是将物象的细部结构、局部斑纹及色彩变化,做精致人微的表现处理.使装饰细节更加突出。两种方法可以同时运用在一个画面中,从而产生层次和对比,重点突出的部分用微观表现方法,次要部分则用宏观的处理手法。
[小结]
1、写生变化是图案创作的一条重要途径。
2、世界各地各民族的传统图案中有许多优秀作品可供我们学习借鉴。
3、观察是进行写生的前提。
4、写生的方法有线描法、明暗法、彩绘法、影绘法等。
5、写生的变化有简化归纳法、强烈地美化夸张、平面化处理、减少重叠、多种透视相结合、打破自然的比例关系、打破现实中的时空观念、添加纹饰、写意与抽象、宏观微观相结合等方法。
[作业练习]
1、图案写生的观察方法有哪些要点?
2、图案的写生方法大致有几种?最常用的是哪种?
3、植物图案的变化方法有哪些?
4、临摹传统植物图案10幅。
5、花卉植物写生5幅,用白描法。
6、单项花叶变化10个。
第四篇:基础图案教案
基 础 图 案 教 案
天津轻工职业技术学院
艺术工程系 授课人:杜兵
第一章 图案的概念
第一节 图案的概念与类别
第二节 装饰图案的艺术特征
第三节 装饰图案与工艺
第二章 绘制图案所需的工具、材料 第三章 图案设计的美学原理
第一节 形式美的构成要素 第二节 图案形式美的法则
第四章 图案的写生变化
第一节 图案的写生 第二节 图案的变化 第三节 图案的创意
第五章 图案的色彩
第一节 色彩的三要素
第二节 色彩的感觉与象征
第三节 色彩的配合第四节 色彩的对比与调和
第五节 色彩的层次与主调
第六章 图案的表现技法
第一节 图案的黑白表现技法
第二节 图案的色彩表现技法
第三节 图案的特殊表现技法
第七章 图案的构成
第一节 单独图案
第二节 连续图案
第一章 图案的概念
第一节 图案的概念与类别
一、图案的概念
“图案”一词在汉语中正式出现,并实指社会的一种分工,大约是在20世纪初,它是由日本人按汉字定名后才传入我国的。日本在明治维新后学习西方,接受了欧洲“Design”的设计思想,用汉字将“Design”对译为“图案”。20世纪初,在我国新文化运动时期,前辈人借道日本移植了“图案学”这门基础设计科学,引入了高校教学范畴中,并在教学及实践中不断地深入研究。
“图案”一词广义上是指为达到一定目的而进行的设计方案和图样。图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰,与英文Design有直接联系,其要素是形制、纹饰和色彩。
我国辞书收入“图案”一词最早是1936年出版的《辞海》。在词后注有英文Design,对词的解释如下:“美术工艺品及建筑物等,在工作之前,须预先考察其形状、构造、色彩、装饰等如何配置,表现此种考案之图样,称为图案,有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金木工图案及装饰图案等。”图案其实就是纹饰,是指按照一定的图案结构规律经过抽象、变化等方法而规律化、定型化的图形。
二、图案的类别
图案涉及的范围很广,在分类方面不可能从一个角度进行全面概括,因此从不同的角度出发会产生不同的分类方法。
常见的分类方法如下:
1、从装饰图案的用途来看,可分为日用品的装饰图案和陈设装饰品图案。
日用品图案;日常生活中所接触到的物品装饰,如染织图案、陶瓷图案、服饰图案等。陈设装饰品图案:陈设装饰品的图案主要起着点缀、美化环境的作用,如装饰壁挂、书籍装帧、陶瓷小饰品、屏风装饰、金属工艺品、木制浮雕壁饰品等。
2、从基础训练和实际应用来看,可分为基础图案和专业图案。
基础图案:不是针对某种工艺制作、实用功能的要求,而是为学习和掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律而绘制的图案,以求为今后的装饰图案设计打下必要的基础。基础图案的任务是:(1)透过工艺制约认识装饰艺术的共性;(2)培养和提高设计者的想象力和表现力;(3)综合研究中外古今的装饰纹样,提高艺术的鉴赏能力;(4)掌握和运用形式美 的规律法则;(5)研究纹样的造型、构成、组合和色彩以及器物成型的线与形;(6)从生活和大自然中吸取养料,积累设计素材。
专业图案:是指针对各专业的需要进行的装饰设计。不论是日用品还是装饰品,在设计时既要符合完整的审美要求,又要符合实用功能和工艺制作要求。专业图案的任务是:(1)研究材料,发挥材料的性能和物质美;(2)研究工艺,运用科技的成就,显示其工巧;(3)研究消费,熟悉群众生活习惯,了解群众的心理和审美要求;(4)综合以上三者,适应着材料、工艺和用途的要求,掌握和运用具体工艺品的设计特点、规律办法。
3、从装饰图案的空间来看,可分为平面图案和立体图案。
平面图案:是指在纸面上进行基础图案的练习和应用于平面的装饰图案设计意图的表现,如染织图案、书籍装帧、广告招贴等。
立体图案:立体图案是相对平面图案而言的,如用于建筑、家具、陶瓷品、金属制品、木雕等的装饰图案设计。
4、从装饰图案的取材来看可分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案等。
5、从装饰图案的组织形式上来看可分为单独图案、适合图案、二方连续、四方连续和独幅式综合图案。
第二节 装饰图案的艺术特征
装饰图案设计取材于自然物象,但往往是以描绘对象为媒介,不受光感、透视甚至对象自身结构的限制。设计者根据创意和对物象的感受,追求表现艺术的形式美,而非自然的再现。它采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言,遵循装饰图案的形式法则,以适应设计特有的需要。与一定的用途和工艺制作的限定相结合的设计是装饰图案创意的最终目的。装饰图案的艺术特征主要体现在以下几个方面:
一、变形换色
设计者根据需要改变自然物象的原来面貌,强调主观感受,按着创意的特点采取必要的夸张变形,突出主要特征,简化不必要的细节,使其典型化、抽象化。色彩的处理也不是对自然色彩的再现,而是依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求,突出色调,以增强装饰意味,并突出个性的特点。
二、概括与加强
装饰图案概括与加强的手法是将观察自然物象与主观感受相结合来体现的。装饰图案注重轮廓美、造型美、姿态美的完美特征,这就要求作者首先在观察自然物象时,从大处着 眼,以宏观的方法来研究所要表现的物象,捕捉它们的动势和形态变化,再用微观的方法发现某些局部中的细微的纹理变化,取其所需,将之运用于装饰图案,以增添图案的情趣,即用宏观的方法概括,用微观的形式加强,两者结合,使装饰图案变得充实、丰富、完美。
三、平面化的表现
装饰图案平面化的表现主要体现于两个方面:一是透视关系,二是色彩关系。装饰图案的设计方法不同于绘画的素描、色彩写生或创作中的焦点透视的方法,而是采用不断变换作者位置的多点透视的方法。这种透视方法从某种角度看与我国传统绘画的平视体相似,运用这种方法可以淡化远近关系,使造型更完美,特征更突出。色彩关系上不再追求阴阳面的冷暖变化和远近的虚实关系,一般采用归纳的色调,根据画面的需要来分布色彩,用平涂的方法来压缩空间,一种同明度同色相的色彩可在画面的不同部位重复使用,使其构图中的各个造型相互衬托,以平面概括的形式展现出来。
四、追求秩序的美感
装饰图案在布局方面追求形的完美,合理有效地利用空间,有规律地组织排列图形,可以产生秩序的美感。装饰图案的布局已不再是自然的真实写照,而是设计者依据形式美的规律刻意安排的。例如:装饰图案中公共轮廓线的应用。设计师可根据形与形之间的关系,形成公共轮廓线,使形与形相互依存、相互制约,容为一体,有效地体现秩序美与平面化的特点。
五、理想化的景象
在装饰图案中经常可以看到一些不符合自然规律、非现实的现象,这主要是为了表达一种对美好事物的向往和追求。把自然中的美好物象有机地组织在一起,产生一种新奇的景象,通过幻想似的构成画面把人们带入一种超现实的美好境界,如日月同辉、花果同枝„„表现都属于此类。也有些美好的组合随着时间的推移变为一种象征,接近了人们的生活,使人们感觉不再陌生,好象这些形象本来就存在于自然之中,如龙凤的造型、宝相花等。这种理想化的形式也经常出自不同造型的纹理装饰,如:花中套花、花中套叶、动物套花、动物套动物等等,它们是来自生活,又不同于自然的典型化了的装饰图案。
六、吉祥寓意
吉祥寓意是装饰图案中的一种特有的装饰形式,具有民族的民俗特点。这种形式往往是用字、物的谐音寓意来组织画面,它比前一种形式所要表达的对美好生活的向往和追求更富哲理性,更直观,内容与形式更完美。尤其是在一些偏远的乡村,人们保存了这种形式,世代相传。人们喜闻乐见的有连(莲)年有余(鱼),百事(柿)大吉等等,这些吉祥寓意图案反映了人们向往美好生活,寻求精神慰藉的心理。
第三节 装饰图案与工艺
装饰图案设计的最终目的是要实现实用和工艺的完美结合,它是一个涉及面很广的、为多种工艺专业进行设计的综合性的装饰艺术形式,属于艺术设计学科中的一门。装饰图案的形式和处理手法千变万化,这是由于装饰目的和制作方式的多样化以及实际用途的不同所决定的,所有这些充分体现了装饰图案多样性和受条件局限的特点。不同的工艺制作受到条件的制约,同时又受到材料的制约,人们正是要充分利用这种制约反过来使图案设计的装饰效果产生不同的特征和风格。另外有些装饰图案是附属于某种物体造型的,就需要在整体设计中进行统筹安排,使装饰图案与造型融为一体,相互衬托。对独幅的装饰品来说,则要充分利用工艺和材料的特点,进行创意性的装饰设计,达到完美的艺术视觉效果。就手工艺品的制作而言,图案的设计者应该既是创作者又是制作者,只有亲自制作才能充分利用和发现工艺的特点,不断完善原设计的意图。如果设计者对某些工艺过程不能亲自操作,也应力求对其作充分地了解和认识,并对其材料性质及将会产生的效果作细致研究,这样才能使自己的设计与工艺有机地结合,否则,即使作品勉强被制作出来,也达不到原设计期望的效果。因此,从事装饰图案设计应该与相关的工艺与材料相结合,不然设计就失去了实际意义。为了说明装饰图案与工艺结合所产生的实际效果,现介绍一些现代的不同工艺的优秀装饰设计实例。
建筑装饰:主要采用浮雕、彩绘、镂空等工艺形式与不同材料相结合,使装饰图案的设计与整体建筑形式和功能融为一体,显示出其建筑的民族风格和时代特点。装饰并非是附加的,而应成为体现建筑装饰整体设计思想的重要组成部分。如北京的故宫,它作为明、清两朝二十四代帝王的皇宫,不仅在建筑上气势宏伟,在装饰上也是精雕细刻,各种浮雕、彩画龙飞凤舞、富丽堂皇,充分地显示了封建王朝最高统治者的地位,同时也集中地代表了我国这一时期古建筑的特征。再如我国20世纪50年代后期“十大建筑”的装饰设计也集中地代表了这一时期的建筑特征,从不同方面展示了建国初期的设计家们的艺术才华。这些装饰的宏伟壮丽的气势、端庄大方的民族风格、优美典雅的艺术特征已经成为那一个时期的象征,并为后人提供了学习和借鉴的经验。人民大会堂宴会大厅顶部的装饰设计,采用了中国唐代图案风格设计了适应宴会大厅顶部的石膏浮雕图案,抬头望去,花团锦簇、灿烂辉煌,达到富丽堂皇的效果。这一设计利用了大厅照明需要将数百盏明灯组成大小不同联珠式的花型,由此而形成花团锦簇的统一体。
陶瓷图案:陶瓷制作是一种古老的工艺形式,采用陶土原料和釉彩原料,要经过陶土处理、塑型与拉坯、陶坯装饰、上釉、烧炼等制作过程。陶瓷的装饰设计首先取决于塑型,再就是装饰、釉彩等方面。它的装饰要与整体设计协调一致,要服从整体和材料的要求。在陶 瓷装饰中,除不同形式的纯装饰瓷外,更多的是生活中必不可少的日用瓷的装饰。这些看似简单但很活泼的装饰往往与我们的生活结合得更紧密、更直接。
染织装饰:染织工艺包括印、染、织、绣等,可分为手工制作和机械制作。染织装饰不仅用于人们的衣着、室内纺织物等生活实用品,也用于室内用的装饰品,由于工艺制作的不同所产生的效果也各不相同。
印与染是两种不同的工艺。印是由不同套色的印刷来体现装饰图案,这种工艺不仅常见于人们的日常生活用品,有时也适用于装饰用品,而且装饰形式变化不拘一格,造型及色彩变幻无穷。染不仅仅是单色的变换,也可通过某种手法或多种手法相配合而制作出美丽的图案。如扎染、蜡染,这些图案大多以手工制作而成,所产生的偶然效果变化很丰富,象写意画一样。染织装饰除以上工艺外,还有绣花工艺、补花工艺、布贴工艺等,均以各自的工艺特点使装饰图案产生不同的艺术效果,具有独特的艺术魅力。
书籍装饰、商品装饰:书籍与商品的装饰设计不是纯装饰图案设计,它要表达事物的内容,并常与美术字、美术摄影或绘画结合在一起,是一种综合的艺术设计。在设计过程中应用装饰图案式的设计占有相当的比重,这不仅与物品及工艺要求有关,同时与人们的欣赏习惯有关系。
金属浮雕装饰:多以金属板、片为材料,用锻造的工艺手法来达到浮雕的装饰效果。漆装饰工艺:漆装饰工艺在我国有着悠久的历史,多以器物制作为主。随着时代的发展,漆的装饰范围、类型也在发生变化,形式纷呈,并出现了不少精美的漆画,逐步形成了一个独立的画种。漆的装饰更多的还是以装饰图案的形式来表现,在一些用作陈设或又有某些实用价值的饰品中这一点表现得更为突出。
总之,装饰图案与工艺的结合是广泛的,除以上所述的各种工艺的饰品以外,还有许多其他工艺,如木制工艺、石制工艺、砖刻石雕工艺、镶嵌工艺等等,而且随着科技的发展肯定还会出现新的不同材料和工艺的品种,以满足人们日益增长的审美需求和日常生活的需求。
练习与作业:
1.简述图案的概念与类别。
2.装饰图案的艺术特征体现在几个方面。3.简要介绍几种装饰图案的工艺品种。第二章 绘制图案所需的工具、材料
在图案设计中,有了巧妙的构思、丰富的想象,以及作者扎实的基本功以外,工具在作画过程中,也具有不可低估的作用。前辈艺人曾说过:“工欲善其事,必先利其器。”有了得心应手的工具,对作画者必将起到事半功倍的效果。
一个好的图案设计者必须能够很好地驾御工具、材料、挖掘其表现力,探索表达语言。从而达到能够深刻地表达自我精神的目的。否则其精神就难以在物质化及制作过程中获得充分体现。
一、如何使用笔类工具 绘制图案所用笔类应包含两类:
一类是用来钩线的。用花枝俏(或小叶筋、小衣纹等笔)可钩出自然、流畅、舒展的自由曲线,这种线要求细而匀称、刚中有柔、柔中有刚、刚柔相济,用鸭嘴笔可划直线,用带鸭嘴笔的圆规可画出圆或弧线。在使用鸭嘴笔时,将蘸好色的笔调整好粗细,可先在废纸上画几下,将多余的颜料画出去,以免流出一片,影响画面的整洁。毛笔在用完后清洗干净,以免笔中有残余颜色再蘸其他色画时不匀,保持笔的清洁,可延长它的使用寿命。
另一类是用来涂色的。白云笔(分大、中、小号)可用来涂形象的色彩,羊毫板刷或大号水彩笔可用来涂底色。这类工具在用完后应清洗得非常干净,再用来涂另外的颜色。
二、如何使用颜料
绘制图案一般用水粉或丙稀颜料,但大多用水粉颜料。现在市面上较好的国产水粉颜料以上海的马利牌为最好,中外合资的温莎牛顿牌的也不错。图案设计用色一般不像画写生那样拿来直接使用,而是要经过脱胶处理后方可使用。那么为什么要对水粉颜料进行脱胶处理呢?这是因为:首先经过脱胶后的颜色容易涂匀,其次是脱胶后干的快。如何脱胶呢?在调色盒里要挤一半的颜料,然后再注满水,第二天可将水用注射器吸出,这样反复两到三次即可调和使用。在画图案时水粉颜色不能调的太稠或太稀,太稠拉不开笔,涂不均匀,太稀干得慢,而且也不易涂匀。一般以毛笔蘸色提起笔时颜色欲滴而不下为最佳,这样既有覆盖力又易涂匀。丙稀属一种化工材料,干得非常快,而且干后结膜且不再融于水。再是丙稀色均为半透明色,可象国画中重彩那样薄罩,又可象水粉、油画色那样厚涂,也是一种画图案的理想用色。只要了解了它的性能,可自由使用也是一种画图案的理想用色。
三、如何使用纸张 绘制图案时用纸可分三类: 一类是厚而结实的白卡纸和水彩纸,尤以保定生产的水彩纸为最佳。因为它吸水性较强,纸质厚重,不易变皱。真正要想做好一张图案最好是将纸裱起来。
另一类是在纸质较好的有色纸上绘制图案。如灰卡纸、牛皮纸及各种有色纸等,使用这类纸主要是为了利用它的色彩。
再一类是过稿用的拷贝纸,市场上较好的拷贝纸就是硫酸纸了,这种纸透明且有韧性,不易划破。将设计好的稿子拷贝在这种纸上,然后再用尖笔 刻描在正稿的底色上,而后开始涂色。
练习与作业:
1.准备绘图纸张、色彩、工具。
第三章 图案设计的美学原理
美在客观世界中到处可见。自然界中各种生物的形体动态、生长规律,以及它们在形体、结构、色彩、线条空间等方面自然而和谐的组合,构成了千姿百态、五彩缤纷的美的世界。这些原始的自然美,通过人们的主观感受和艺术的分解、组合、配置,便创造出多种多样既有形式美感又具备实用功能的、源于生活又高于生活的艺术形象。
人们在长期的图案创作与艺术实践中,积累了丰富的创作经验,总结出许多关于图案构成的形式美法则。在图案的构成形式上、情感表达上、技法运用上,形成了一整套完美的形式美规律,为我们今天的图案创作和艺术实践,提供了具体的原则与方法。我们应在认真学习和运用的同时大胆创新,使图案的表现形式和方法随着社会的发展而不断发展。
第一节 形式美的构成要素
一、形体
形是物象存在的外在形式,也叫“外形”;体是物象内在结构所占据的空间,也叫“体积”;二者有机地组合构成形体。各种形或形体的构成,都是通过结构的转折、推移、变化,以及各种形与结构、空间、形体的巧妙组合而构成各种美的形象,产生了简洁、朴实、丰满、活泼、灵巧、大方等多种不同风貌的形式美感。
二、色彩
千变万化,丰富多采的色彩,在图案的形式美构成中占有重要的地位。“色彩的感觉是美感的最普及的形式”、“远看色彩近看花”这些说法,都体现了在视觉艺术中,色彩具有先入为主和先声夺人的力量。在色彩的色相、明度、纯度、冷暖、对比、调和、比例、呼应等关系中,都存在着丰富的内在联系和配置上的组合规律。同时也由于人们受色彩生理和色彩心理的影响,在不同的环境、习惯、性格、地域、爱好等情况下,也都会对色彩产生冷与暖、进与退、动与静、刚与柔、酸与甜、苦与辣等不同的心理感受,产生积极与消极、热情与冷漠、朴实与华丽、喜与怒、哀与乐等不同的思想感情。
三、质地
质地是客观形象所呈现出的物质属性,不同材料的各种质地,是通过各种能体现其质感特征的肌理来表现的。在图案设计中,摹仿自然形态的质感,创造出形式优美而自然的人为肌理,用来表现各种材料的质地美,可以进一步丰富图案形象的结构美,增强图案的装饰效果和审美情趣。
四、空间
空间是由实体形象和空白形象组合构成的。不同的空间处理,能产生不同的意境和表现出不同的情感。空间安排表现在构图形式上,常以高远来体现形象的高大与雄伟,以平远来体现空间的辽阔,以深远来体现其曲折、无尽和神秘。合理安排画面空间,认真组织画面形象,正确地进行艺术处理,才能创作出具有构思新颖、风格独特、审美性强的图案作品。
第二节 图案形式美的法则
一、变化与统一
变化与统一两者是矛盾的,而在图案的构成中两者又是互相联系、相互依存、缺一不可的一个有机整体。
在图案设计中,要运用变化与统一的形式美原理,正确处理好整体与局部的关系,掌握好在变化中求统一和在统一中求变化、局部变化服从整体的构成要求,使图案达到“变中求整”、“平中求齐”,变化与统一完美结合的审美效果。
(一)变化
变化是把形象性质相异的图案构成因素有机地组织在一起,使各组成部分之间产生明显的差异,形成明显的对比感觉。
变化常以对比的手法,把构成形象的形、色、质等因素作同时对比,使其产生明显的区别,形成各种不同的变化。如形的大小、方圆、宽窄等对比变化;色彩的冷暖、明暗、深浅等对比变化;质的刚柔、粗细、清浊等对比变化;构图的主宾、虚实、大小等对比变化等等。
(二)统一
概括地讲,图案各组成因素之间在内部联系上的一致性叫统一。具体地讲,是把性质相同或类似的图案构成因素组织在一起,使图案各组成部分在内部联系上产生明显的一致性感觉。
图案构成因素的相同或类似,是产生一致性而形成统一的先决条件。如形象、色调、方向、质地等的相同,形状、线形、技法、明度等的相同或类似,都是使图案在构成上产生一致性,达到整体统一的因素。合理地进行选择和运用,都能使图案达到统一的效果。
统一的表现形式主要有两种类型:
1、主从性统一
在图案构成中,分清主体纹样与客体纹样的关系使主体纹样处于主导地位,体现出“主”、“实”、“强”等特点;使客体纹样处于陪衬、从属的地位,体现出“从”、“虚”、“弱”等特点。这样才能以“主”统一“从”,以“实”统一“虚”,以“强”统一“弱”,从而达到主题突出、整体统一的效果。
2、秩序型统一
在图案的构成中,建立起一种有规律的秩序变化或有秩序的对比变化,都能达到图案在整体关系上的统一效果。如有规律的渐变、有秩序的重复、有规律的对比等表现形式,均能达到秩序型统一。
二、条理与反复
条理与反复是图案构成的一条主要原则,它使图案的构成体现出整齐美与节奏美,具有较强的装饰性。
(一)条理
条理是指把琐碎繁杂的自然形象,通过艺术处理使其产生规律化、秩序化,构成整齐规则的图案形象。如叶脉、叶片在对生与互生上的条理,花瓣在轮生与造型的条理等。
(二)反复
反复是把同一图案形象,作有规律的重复出现或作有规律的连续排列,使其产生既有变化又显统一,构成形式多样又有节奏美感的图案形象。
条理与反复在图案的构成中,是相互联系、密不可分的一个统一体。在我国传统图案中表现极为丰富。如新石器时期的彩陶纹饰、商周的铜器纹饰、汉代的漆器纹饰、宋代的瓷器纹饰等,都以点线的排列、阴阳虚实的对比、S形曲线的应用,使构成的纹样充分体现出条理与反复的形式美法则,给人以自然、生动而优美的感觉。
在图案设计中,要明确条理之中含有反复的因素,反复之中也体现着条理。有条理地进行安排组织纹样,有秩序地进行纹样的反复排列,是构成图案形式美的主要组织原则。
三、均齐与平衡
(一)均齐
均齐又称对称。是依据一个假设的构成中心线或中心点,然后在其左右、上下或四周作同形、同量、同色的纹样配置所构成的图案。
对称体现着统一的形式美原理,其特点是端庄、严谨、安定、整齐。如处理不当,又会产生单调与呆板的效果。其形式主要有绝对对称和相对对称两种类型。
(二)平衡
平衡,是属异形同量的构成因素。它是通过对纹样重心的调整,使假设中心线或支点两侧的图案构成因素达到量上的均衡关系。其要点是掌握好纹样的重心,使纹样构成取得和谐呼应,达到感觉平稳、变化丰富的效果。其形式一如天平称物,力臂相同,量同而形不同的平衡;二如中国杆秤称物,力臂不同,形不同而量同的平衡。
四、对比与调和
(一)对比
对比,是指构成纹样的形、色、质等因素间形成的差异,是构成图案变化的表现形式之一。如形的大小、方圆对比;色的冷暖、明暗对比等。
对比强调相同因素或不同因素间的差异,使其在对比中相互衬托、相互作用,使纹样的构成体现出宾主分明、主题突出、层次清楚、变化统一,达到清新、醒目、生动活泼的审美效果。
(二)调和
调和,是指在图案的构成中,求得形、色、质诸因素的同一或近似,以达到舒适、完整、统一的整体美感效果。调和强调近似,如形状的近似或同一,线形的近似或同一;明暗的近似或同一;色彩的近似或同一等,都可以取得调和的效果。调和是统一的体现,具有含蓄、和谐、安定的形式美感。失去调和,画面则显得零乱,不稳定,主题不突出,当然也就谈不上整体上的谐调统一了。
五、节奏与韵律
(一)节奏
节奏是借用音乐的术语,图案的节奏是指构成图案的诸因素,在作有条理的反复出现时,对视线在时间上所作的有秩序的运动。
节奏是由一个或一组纹样为单位,作有条理的反复或连续性排列而形成的。它是条理与反复的体现,具有起伏变化的律动美。其表现形式有单一均等的节奏和多样不均等的节奏。
(二)韵律
韵律是借用诗词的术语,图案的韵律是指构成图案的诸因素,在条理与反复的组织节奏中,表现出的抑扬顿挫,有如诗歌般的优美情趣。
节奏与韵律相互依存、密不可分。节奏决定着韵律的情趣,韵律是节奏的变化与发展。因此,在图案的构成中,要精心安排形的起伏、渐变,线的起伏、交错,形象的条理性反复,使纹样能产生优美的节奏与韵律,创作出生动而富有活力的图案。
六、安定与比例
(一)安定 安定,是就图案在造型上的稳定性和构图上的均衡性而言。因为形象的稳定与均衡能给人以安定感。其要点是使构成形象的重心能安排恰当,构成图案的诸因素能围绕重心作平稳的组合。如形象呈重心在下、上小下大、上虚下实、近似对称等情况,均能体现出安定感。如缩小上大下小的差异,降低重心位置也能体现出安定感。
合理地对图案的形状、色彩、虚实、质地、数量等构成因素作不同的变化处理,使其体现出一定的秩序、层次、数比、谐调等关系,才能创造出造型安定、构图均衡、变化统一的图案作品。
(二)比例
比例是指在图案的构成中,局部与局部、局部与整体之间的数比关系。比例是构成客观事物结构美的因素之一。
人们在生产与生活的实践中,根据人与物、物与物之间在实用与审美功能方面的需要,总结出多种多样的比例尺度,为设计图案、选择最佳比例方案提供了方便。
具有代表性、被人们认为最美的比例是黄金矩形,也被称为“黄金律”、“黄金分割”。(1∶0.618)
在图案的构成中,要依据实用与审美的要求来选择和运用比例,正确地安排局部与整体的比率与秩序,从而达到整体关系上的和谐统一。
七、统觉与错觉
(一)统觉
统觉是指在图案构成的形式中,使纹样对比最强、最具变化的部分经过艺术处理后,在视觉上产生出关系和谐、整体统一的效果。
(二)错觉
错觉是指视觉对形与色产生的一种误识。人们在观察形象或色彩时,由于视觉的眩感而使心理感受上产生与客观现实情况相矛盾的错误认识与感觉,我们把它简称为错觉。
形的大小、方圆、长短、曲直、斜正、宽窄等的组合变化都会使人产生错觉。如同样大的两个圆,一个放入较大的正方形内,一个套在较小的正方形外,便会产生两圆不等、一个大一个小的错觉。
色彩的色相、明度、纯度、冷暖上的不同对比变化、也会产生各种不同的错觉。如将同样大小的两个圆,分别涂上黑色和黄色,放在大于原形的两张正方形蓝灰色纸上,便会使人产生黑色圆小而黄色圆大的两圆不相等的错觉。
色彩感觉上的前进与后退、膨胀与收缩等,都是色的错觉在不同的环境与条件下的体现。错觉的产生在于对比。在图案设计中,避免错觉和利用错觉的情况都会出现,其方法也就在于合理地调整对比各方相互间的关系。凡是和构思相一致的错觉要充分利用,凡是和构思相矛盾的错觉要尽力避免。如奥运会旗的五环标志,原来五色环的大小、粗细一致,由于色彩感觉上的膨胀与收缩关系,便在视觉上出现五环大小、粗细不等的错觉。因此就重新依据色彩的不同感觉进行调整,将五色环的粗细关系调整为1∶0.29∶1∶1.3∶1,这样,便又产生了五环大小、粗细相一致的错觉效果。
练习与作业:
1.了解形式美的构成要素。2.简述图案形式美的法则。
第四章 图案的写生变化
学习图案一般从花卉入手,这是因为花卉图案是图案基础的主要内容,花卉也比较容易表现。初学者通过有系统地学习和实践,可以从花卉形象的演变和构图中较快地领会图案构图的形式和法则。
花卉虽远早于人类来到地球这广阔的大地上,但是作为审美对象,为人类所发现、利用和欣赏,则是在人类告别了蒙昧和野蛮,进入文明阶段以后的事情。正如车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》中所说:“原始的部落——例如布什门人和澳洲土人从不曾用花来装饰自己,虽然他们住在遍地是花的地方„„。”“事实上,从动物装饰到植物装饰的过渡,是文化史上最大的进步——从狩猎生活到农业生活过渡的象征”(希尔恩):《艺术的起源》)。只有当人类进入农业文明之后,才在原始民族的装饰中出现了植物,而那时的花卉或植物装饰还不单纯是为了审美,而是充满了诸如祈祷、猎获、种族标记等巫术或图腾意义。也只有当人类文明进一步发展,进入了更高的阶段,花卉才最终成为没有功利目的的审美对象。随着时代的推移,花卉作为人类生活不可缺少的组成部分,愈加显示出它的审美价值和无穷魅力。人们热爱花卉,用它美化自己的生活,美丽的花卉把人类生存的世界装扮得婀娜多姿、风情万种。
花卉之所以为人们如醉如痴般地喜爱,首先是被它天生丽质的优美造型和绚丽色彩所吸引。花卉的种类及造型千变万化,无论是形态饱满、雍容华贵的牡丹,还是出污泥而不染、亭亭玉立的莲荷,亦或是云卷云舒的菊花,飘逸若仙的兰花„„,真可谓多姿多彩,仪态万千,而不同种类的花卉及其展示出的形态特征都给人以不同的审美感受。花卉的色彩更是绚丽多彩,红的似火、粉如彩霞、黄似骄阳、绿如碧玉„„,五彩斑斓,姹紫嫣红。不同的花卉色彩给人以不同的视觉满足和心理享受。其次是由于花卉的生长结构及其形态给人以启示与联想,被赋予了特有的品质与性格,成为人们审美情感的象征和寄托。如以傲雪凌霜的梅花表示坚毅,以体态丰满的牡丹表示富贵,以冰清玉洁的荷花表示纯洁,以色彩浓烈的红玫瑰表示爱情„„。梅、兰、竹、菊以其坚毅挺拔的气质和高雅飘逸的品味,被誉为代表中国古代文人的“四君子”,而一首《牡丹亭》、《桃花扇》,以花为媒介表现悲欢离合的爱情故事,更是催人泪下的千古绝唱。
花卉不仅作为客观审美对象存在于自然界当中,还以装饰图案的形式出现在建筑、器物、服饰等人类的生活环境之中。花卉从自然形态到艺术形态的形成,一方面要与装饰对象的实用功能相契合,一方面要与生产技术、工艺材料相适应;一方面又为人类不同时代的审 美观念所驱使。它往往寄托了人们美好的想象,抒发美的情怀,创造比自然形态更完美的艺术形象,给人以更高的美的感受、联想和满足——这也正是花卉图案的意义之所在。
早在古代埃及时期,花卉就以图案的形式出现在当时的建筑、壁画和人物服装等的装饰上。其后,西方花卉图案经过古代希腊、罗马、中世纪、文艺复兴和巴洛克·罗可可文化阶段几千年的演变发展,逐渐形成了华丽而优美的写实主义风格,花卉图案广泛应用于建筑、器皿、家具、服装、染织、贵金属工艺品等的装饰。
我国虽然至少在商周时期就已经进入以农业生产为主的社会,但由于受带有原始社会遗风的宗法族制的束缚,花卉作为装饰题材则是汉唐以后的事情。随着汉唐以来中外文化的交流,受西方花卉图案的影响,融合本民族的审美观念,渐次出现了如宝相花、唐草纹、缠枝花等具有浓郁民族特色的花卉图案。近、现代以来,西学渐进,随着写生法的传入,经过几十年的发展,在我国形成了以写生变化为基础的、融合民族图案传统的设计教学体系,形成了写实变化与抽象变化相统一的民族花卉图案的形式。
今天,现代科学技术和商品经济高度发展,人们的生活方式及审美观念发生了巨大变化,给图案设计带来了深刻影响。现代花卉图案以趋向于抽象和简洁,追求装饰性与功能性的统一。
现代在前进,艺术没有止境。花卉图案作为永恒的课题,风格与形式还需不断更新与发展,图案之花必将开放得更加璀璨夺目,更具时代特色。
第一节 图案的写生
花卉是生长在自然或人造环境中的一种自然形态,要使其成为图案这一艺术形式,就需要我们对其加以观察、分析、研究和认识,将其记录下来,在此基础上再融入美的感受与想象,经过艺术加工使其成为比自然形态更典型、更美的艺术形态。我们通常把这一创作过程叫做写生与变化。
花卉写生是花卉图案创作的第一步,其目的是通过写生认识了解花卉,为下一步变化收集素材,寻找创作灵感和变化的切入点。同时通过写生又可以锻炼观察能力和表现能力,提高艺术的审美能力。
一、观察与认识
花卉写生首先要对写生对象进行观察、研究和分析,弄清它的形体结构和生长规律,掌握其外部特征和内在的精神状态。
首先,从整体上对花卉进行欣赏和观察,边看边伴以理性的分析,了解各种花的名称、种类、开花的季节、生长规律等,掌握必要的花卉基本知识。然后对一株或数株花卉进行细致全面地观察和分析比较。看哪些特征能代表它的整体面貌,局部与整体的关系是怎样的。花是怎样生长的,属于什么花序,是单瓣还是复瓣,花瓣的形状如何,花蕊、花萼怎样。叶子是单叶还是复叶,是对生、互生还是轮生„„。通过这样细致深入地观察分析,对花卉就有了较深刻的了解和认识。
接下来我们还应进一步对花卉进行多视角的观察,以便为下一步的写生选择最佳的角度和典型的形态特征。
画过写生的人都有体会,某一对象只有从一个特定的角度去观察,才是最美的和最具特色的。如要表现一株枝、叶、花完整的花卉,首先应从正、侧、反、转等角度观察一番,然后选择一个最能反映其形体特征的姿态和动势进行写生,此种写生作品具有较强的写实性。而有些花卉写生不必追求结构完整和面面俱到,可以抓住既有美感又富有特征的局部。如观察和表现花蕊、花瓣的茎脉、花叶的对称美或平衡美,老干与新枝、大叶与嫩芽,以及由大到小、由强到弱的节奏美感等。
作为装饰变化的写生,除了正常视角外,还可以从非常规的角度去观察和表现对象,寻找新鲜奇特的形象。
某些花卉只要变化一下角度观察,就会显示出新奇而富有装饰性的形态。如俯视的葵花,自然形象本身就具有发射、渐变、对称等形式因素。而蘑菇的底视形态,其自然形成的线条疏密变化、长短错落,以及由线的排列所形成的黑、白、灰对比关系,具有很强的装饰性。
某些花卉经过分解或局部放大后,所呈现出来的形体特征和形式美感是十分奇特的。如洋葱等蔬菜水果切开的横断面,其纹理、结构极富韵律美感。而树根的断面微观图像,犹如一帧变化丰富的抽象图案。
花卉写生的观察除了对其外形加以关注,选择最佳的角度、瞬间和典型的形态外,还要抓住花卉内在的精神气质,及其蕴含的意境和情趣,抓住花卉的神韵,使写生做到形神兼备,避免把花卉画成中药材标本。同时还要善于发现和捕捉花卉的形式美因素,及其给予我们的审美感受和启示,以激发我们写生乃至变化的创作灵感和激情。
二、写生的方法
花卉写生根据使用的工具、材料等的不同而有多种方法,常用的有线描写生、素描写生、色彩写生和归纳写生四种。
(一)线描写生 线描写生是花卉写生中最基础、也是最常用的方法。它是以线造型,即用线条刻划表现对象的轮廓、结构、动态和形体特征等,类似于中国画的“白描”。
线描写生的工具主要有铅笔、毛笔等。铅笔使用方便又容易修改,易于初学者使用,而有一定线描造型能力者可选用钢笔、绘图笔或毛笔等工具。
初学线描写生,首先要根据对花卉的观察与理解,选择和确定表现对象,即选材与取景。例如是要表现带有花、叶、茎、枝干的整枝花卉呢?还是只描绘花头等花卉的某个局部„„。接下来可根据花卉大的形体与动势,在画面上安排构图取势,确定画面构图。初学者可用铅笔(HB、B)在画面上轻轻打出整枝花卉的大的轮廓,确定花头、枝叶大的外形、位置及其比例关系,此种方法既可以确定画面大的构图,也可以保证下一步直接从局部画起、整体形象不会走形。当然,有一定线描造型能力和经验者,此步骤可以省略。然后就可以用铅笔、钢笔或毛笔等工具直接从花头中最主要、最完整的一个花瓣画起,一瓣瓣推着画,直到完成整个花头。枝叶的画法与花头类似,也是先从前面的完整的枝叶画起,由前而后、由大到小,一层层推着画直到完成。最后用橡皮擦去构图的轮廓线,至此,花卉线描写生即告结束(图4-1)。
线描写生用线力求生动、准确、流畅,并根据自然对象的形态、质地等的不同,运笔应有粗细轻重、刚柔起伏和抑扬顿挫等变化。如花与叶、叶与茎、茎与枝干等用笔要有所区别,一般表现花头的线条要纤细流畅表现茎与枝干的线条则要粗壮有力,以表现出自然对象的质感特征,增益线描艺术的表现力。
线描写生还应注意取舍和提炼问题,不能见什么画什么。对于花、枝、叶繁复的花卉,写生时一般要作取舍处理。如菊花、牡丹等复瓣花卉,写生时可保留主要的、完美的和具有明显特征的花瓣,删去次要的、不美的花瓣,适当减少层次,使花形更加简洁、典型和优美。此外,线描写生还可以采取“嫁接法”,移花接木,将甲花的花头、乙花的枝叶合为一体,将多种花卉美的要素集于一身,使形象更加完美。
(二)素描写生
素描写生是以铅笔、钢笔或毛笔等为工具,以黑、白、灰为手段,表现和塑造花卉的体面、结构、光影、质感和空间关系,使花卉具有真实、生动、明确、清晰的特点,具有真实的立体感和空间感。
素描写生可以用铅笔画出具有全面因素的立体、明暗和光影关系的素描花卉,但外出写生最方便和最常用的还是钢笔素描写生。
钢笔素描主要是利用点、线、面结合的方法表现和塑造花卉的立体素描关系,具有明快简洁和灵活生动的特点,极富艺术表现力。如以线为主的钢笔素描写生,通过富有变化的线的处理,即以线的勾勒、排列、网状交叉或乱线重叠等方法,以灵活多变和层次丰富的黑、白、灰表现花卉的立体形象(图4-2)。
如以点为主的钢笔素描写生,通过点的大小、疏密的组织排列,可以表现风格写实,手法细腻的花卉形象(图4-3)。
如以面为主的钢笔素描写生,利用黑白、块面表现花卉的立体明暗关系,具有黑白对比强烈、立体感强的特点(图4-4)。
当然,在钢笔素描写生中单纯以点或线等一种手法描绘的情况较少,常用的还是点、线、面结合的方法。或点与线、或线与面或是点、线、面结合,画法灵活、层次丰富、表现力强(图4-5)。
(三)色彩写生
色彩写生是以色彩色颜料及其工具记录和表现客观对象色彩的写生方法。色彩写生因材料及画法的不同,可以分为淡彩写生、水彩写生、水粉写生以及丙烯写生和油画写生等。
淡彩写生是一种简便易行和快速的色彩写生方法。写生时先用铅笔或钢笔起稿,画出线描稿或带有明暗调子的素描稿,然后以水彩或照相透明色罩染着色。调配颜色要保持较大水分,保持色彩的透明性。色彩调配以花卉植物固有色为主,辅之少量的环境色,背景颜色可以简略或不画(图4-6)。
水彩写生用纸必须是具有良好吸水性并可重复着色的水彩纸,颜料也必须具有较好透明度的水彩颜料。作画程序可在事先裱好的水彩纸上用铅笔画出花卉的轮廓线,安排好构图取势。然后用水彩颜色着色,先从浅色画起,由浅到深;或从背景画起,先画大面积的色,后画前面的、小面积的主体花卉。反复刻划,多次着色,直至完成。每一次着色都应在前一次色未干时进行,以保持色彩之间的自然融合和水彩画的湿润和水分淋漓的效果(图4-7)。
水粉写生是以具有较强覆盖力的广告色为颜料,写生的用纸则比较广泛,水粉纸或普通图画纸等均可。水粉写生的步骤与水彩写生大致相同,先用铅笔或一种水粉颜色起稿,画出花卉的形体、位置及构图关系。接下来的着色与水彩画不同,先从重色和暗部画起,往往从背景或大的色彩基调入手,然后画中间色彩,最后画亮色。待全部画完之后可视画面的情况做适当调整,检查色彩的明暗、冷暖及局部与整体的主次虚实关系,注重整体的色彩效果。
(四)归纳写生
归纳写生是根据客观对象的形体、色彩等特征,加以提炼归纳,带有较强的作者主观意图,本身具有一定变化创作的性质。归纳写生的方法一般分为黑白归纳和色彩归纳两种。黑白归纳即是将客观对象的黑白灰层次加以简化概括,概括为黑、白、灰三个层次或黑、白两个层次(图4-8),或概括为“影绘”一个层次,只表现对象的平面外形特征,类似于民间剪纸的效果(图4-9)。
色彩归纳则是根据客观对象的色彩特征、情调及给人的感受和印象,将其复杂的色彩归纳为一种或几种代表性的色彩,使对象的色彩表现趋于单纯化和装饰化,使其色彩个性及情趣更加鲜明和突出。
第二节 图案的变化
图案属于设计范畴,而设计的最终目的在于应用。受生产工艺材料的制约,设计使用目的的规范,以及消费大众的审美需求,写生素材一般还要根据作者的感受、认识和想象,按照形式原理,运用装饰手法和语言,进行艺术加工创造,使之成为具有装饰美感的图案形象,而这一从现实形态到艺术形象的创作过程,我们把它叫做变化。
一、变化的要点
(一)抓特征
花卉作为植物的一个种类,花开花落自有其生长规律和结构特征等。花卉尽管品种繁多,姿态各异,但基本结构却是十分相似的。如花都是由花托、花萼、花冠、花蕊等几部分组成的,而叶子又都包括叶片、叶柄、叶托等三部分,叶子生长在枝梗上的排列方式往往分成对生、互生和轮生三种。凡此种种,我们只有在变化中把握花卉这些基本结构特征,才能准确地表现对象,做到“万变不离其宗”。
花卉除了具有上述的共性的结构特征外,就个别而言,又各自有着独具的形态和色彩特征。无论是体态饱满、层次丰富的牡丹,还是造型舒展、方中见圆的月季,亦或是云卷云舒、状如礼花的菊花,以及五瓣的梅花,圆形的葵花,喇叭状的牵牛花„„,花卉的造型千姿百态,各具特色。而花卉的色彩就更是色彩缤纷、万紫千红。有的洁白如玉、有的浓烈似火、有的绿如碧玉、有的黄似骄阳„„。花卉这些形态、色彩特征,我们在变形时一定要牢牢抓住,并且还要突出强调、夸张增益,使其更加鲜明、强烈。
(二)抓形式
形式美的因素存在于客观对象之中,变化时需要我们去发现,并运用形式原理加以组织和强化,使自然形态变为富于形式美感的艺术形态。如将稍有对称、垂直水平等秩序因素的对象,顺其自然以相对应的形式规律如对称、旋转、发射等加以组织统一,减去不一致的方面,使之成为整齐规范和形式化的图案,如用对生形式组织的左右或上下对称的花卉图案(图4-10)。此外,如将具有几何形倾向的自然对象加以规整强化,使方的成方,圆的归 圆,成为几何化纹样。如圆形的葵花、五瓣的梅花等(图4-11)。此外,运用对比手法,将存在于客观现实之中的黑白、曲直、方圆等对比因素同时配置,便可产生强烈、鲜明的对照效果。还可以将具有重复因素的对象加以强化,使其连续重复,组成富于节奏和韵律美感的图案。(图4-12)。
(三)发挥想象
花卉变化不仅要抓住客观对象的属性、结构和形态特征,借助形式规律及变形手法,创作出不失自然形象特征,又具形式美感的图案,还要发挥想象力,使客观对象进一步升华,成为形神兼备的“皆灵想所独辟,总非人间所有”的崭新的艺术形象。
花卉作为客观审美对象,因其不同的属性及形态特征,被人们赋予了特定的情感和性格色彩。如人们以牡丹象征富贵,以荷花表示纯洁,以玫瑰比喻爱情,以梅花表现坚毅等。我们在花卉变化时要抓住对象的这些情感和性格特征,以及给予我们美的启示,借题发挥,充分运用想象和联想,使自然形象升华,成为不仅具有外在形似,更有内在情感意趣的神似,形神兼备的图案形式。
二、变化的方法
图案的变化倾向,大体上分为写实倾向、夸张倾向、变形倾向等。图案变化的方法,是人们在生产、生活和艺术实践中创造出来的。方法很多,常用的有以下几种:
1.省略法:是一种减法的处理,目的是删繁就减,去粗存精。在保持原形特征的前提下,减去某些不影响特征的细部,突出主要特征和美的形态。我们可以从外形、内形、局部、色彩、立体面等方面作大胆的省略。省略法是图案变化的一种重要手段,没有省略作先导,就很难进行夸张、添加和变形方法的运用(图4-13)。
2.夸张法:是强调自然花形中,能够引起美感和需要突出形态的一种方法。它是在省略法的基础上,抓住形象的典型特征,突出强调形与神的美感,以达到主题鲜明、感染力强的审美效果(图4-14)。一般采用在特征上加强,在结构、比例、动态上进行改变,在数量上增加,以便达到形象鲜明、生动,具有强烈感人的效果。
夸张有程度上的差别,“写实”和“写意”等都离不开夸张法的应用。具体作法可以是圆的更圆,方的更方,长的更长(图4-15)。
3.添加法:省略是减法,添加是加法。添加的目的是把具有典型特征的形象,合乎情理地与其结合在一起,充实与美化图案形象,达到构图饱满、变化丰富、主题鲜明、装饰性强的审美效果(图4-16)。添加可以在形象中加线、加点、加面、加投影、加浓淡层次。添加也可以加形状,如花中有花、果中套花、叶中套叶、叶中套花。
这种处理可以自由组合,不受形和结构的约束,只要达到美的感觉就行。4.巧合法:它是运用矛盾的统一原理,将相同或不同的形象有机而巧妙地组织在一起,构成完整而生动的图案形象(图4-17)。
5.变形法:它是在不失原有形象特征的前提下,强调突破自然形象的束缚,注重设计意念的表现(图4-18)。变形的手法很多,有适合变形、切割变形、错位变形、逻辑变形等。
6.规整法:它是在保持原形象结构、特征的前提下,运用条理与反复的组织原理,对形象进行整理与归纳,达到结构规律化、外形整齐化、装饰条理化的艺术效果(图4-19)。
第三节 图案的创意
图案的创意,是指作者通过设想与构思所要达到的创作意图。它包括对造型的材料、表现的形式、技法以及达到的效果等方面的整体构想。这就要求设计者应具备一定的艺术修养和生活常识,具有一定的想象力和创造性。这样才能大胆地设想与构思,才能创造出符合设计要求的图案作品。
创作的表现手法很多,常见的有以下几种: 1.拟人
这是一种把事物人格化的表现手法。它是采用部分地改变对象的形象特征,把不存在思想感情的事物当作是有思想感情的人来表现,以达到生动感人的艺术效果(图4-20)。
2.象征
这是一种以某一事物来表现某一抽象概念的手法。如鸽子象征和平、红旗象征革命、火炬象征光明、海燕象征勇敢、松竹梅象征人的高尚品德等(图4-21)。
3.借代
这是一种以具有某一事物明显特征的局部,来代表某类事物的整体的表现手法。如稻穗代表农业、齿轮代表工业、镰刀代表农民、铁锤代表工人等(图4-22)。
4.求全
这是一种富有想象力的创造性手法。它是将多种美的局部形象,巧妙地组合构成更美、更理想化的整体形象。如龙是由牛头、鹿角、鱼须、蛇身、鱼鳞、鹰爪等组合而成的艺术形象。凤是由人眼、鸡头、鸡身、孔雀尾及其他鸟类美的部分组成。民间的龙凤呈祥图案,就是为了达到人们所理想的形象,采用求全的手法创造出来的(图4-23)。
5.双关
这是一种寓意的手法。它分谐音双关和象形双关。谐音双关,是利用谐音借替的手法,把不同的形象给巧妙地组合在一起,以表达某种思想情感和美好的愿望。如“连(莲)年有余(鱼)”,“喜(喜鹊)上眉(梅)梢”等。
象形双关,是利用文字或形象的巧妙组合,构成代表某种主题内容的创意手法。如工与人经过变化后的巧妙组合,构成形象化的火车头来作为铁路标志;蝴蝶与鲜花组合到一起,构成富有感情色彩的蝶恋花等(图4-24)。
练习与作业:
1. 了解学习花卉图案的意义。2. 掌握图案写生的四种方法。
3. 掌握图案的六种变化方法。以写生的花卉为素材,用省略法、夸张法、添加法作同一形象的三种不同变化的作业各一张(尺寸大小为8cm×8cm的单独纹样三幅)。4. 掌握图案创意的五种方法。
第五章 图案的色彩
(计划5周——6周 八课时)
马克思说“色彩的感觉是美感的最普及的形式”。我国民间也有“七分颜色三分花”,“远看色彩近看花‘的说法,这也说明色彩在图案设计中的重要作用。绘画的色彩强调写实性,而图案的色彩则注重装饰性。因此,图案的色彩也成为装饰色彩。
装饰色彩的特点,是具有很大的可变性。它不受自然色彩的束缚,可以根据设计的需要进行色彩的选择与配合。如红花绿叶,根据需要可以表现为红花红叶、蓝花蓝叶;太阳可以是红色的、金色的,月亮可以是黄色的、银色的等等。因此,装饰色彩又被称为主观色彩。
装饰色彩,是基础图案的主要学习内容之一。通过学习与课题训练,掌握装饰色彩理论和配合方法,并在图案设计中加以正确地运用,体现出图案色彩的简练、概括、浪漫、装饰性强的特点,为创造出适应人们需要的图案作品打好基础。
第一节 色彩的三要素
色彩的三要素是指色相、明度、和纯度。由于它们三者之间的相互作用,形成了千变万化的色彩世界,组成了形形色色、五彩缤纷的艺术作品。
学习和掌握色彩的三要素,明确三者之间的密切关系,并在图案的色彩配置中,进行关于色相、明度、纯度序列变化的练习和综合运用,对提高色彩的辨别与组合能力,有着极其重要的作用。
(一)色相
是指各种色彩所独有的相貌特征,通常是以色彩的名称来体现的。如红、橙、黄、绿、青、紫等。色相是产生色与色之间各种关系的主要因素。
色彩从色相上可分为有彩色和无彩色两个系列。在色环上所表示出的色彩称为有彩色系,黑与白及二者混合出的灰色称为无彩色系(彩图1)
色相常概括为原色、间色和复色三种类型。红(品红)、黄(柠檬黄)、蓝(湖蓝)称为三原色,是纯度最高、任何颜色都调不出的色彩,而利用它们之间的相互混合,则可以调出其他各种不同的色彩。所以,原色又被称为第一次色。间色是由两种原色混合而成的色彩,又称第二次色,如红+黄=橙、黄+蓝=绿、红+蓝=紫。复色是由原色与间色、间色与间色混合而成的色彩,又称第三次色,复色纯度低、含有灰的成分,故也称其为含灰色,如橙+绿=黄灰、橙+紫=红灰、绿+紫=蓝灰(彩图2)。
(二)明度 明度或称光度,是指色彩的明暗深浅程度。在有彩色系中黄、橙色明度最高,蓝、紫色明度低;在无彩色系中白色明度高,黑色明度低。各种色相中加入白色则提高其明度,加入黑色则降低其明度。总之,颜色亮明度就高,颜色暗明度就低。色彩明度高给人以明朗、舒畅的感觉,明度低则有沉重、静寂的感觉。色彩明度的高低程度通常是以九个等级的明度阶标表示的,这有利于在色彩的配置中,选择好恰当的明度对比,更好地体现色彩的层次关系(彩图3)。
(三)纯度
纯度又称为彩度,是指色彩纯净、鲜浊的程度,一般以含有标准色成分的多少来衡量。各种未经混合的单一色相其纯度高,当加入了其他颜色时就会降低其纯度。纯度高的色彩具有强烈、鲜明的感觉,纯度低的色彩具有平稳、柔和的感觉。色彩纯度的高低,通常也是以九级色标来检查和衡量的(彩图4)。
有关色彩的名词解释:
补色——在色环中,凡直径相对的两色都称为补色,有补足三原色之意。因色性相反,对比强烈,又称对比色。如红与绿、橙与蓝、黄与紫等(彩图5)。
中差色——是指在色环上两色相距在90°左右的色彩。在它们的相互配置中都差一种原色,所以称其为中差色。如红与黄、蓝与绿、绿与黄、蓝与紫等(彩图6)。
中性色——把黑、白、金、银、灰、绿、紫等色称为中性色。因为它们处于不冷不暖的状态,在色彩的配置中能起到调和与统一画面的的作用。
冷色——是指接近蓝色、青色,与海洋、冰雪有联系的色彩。这类色彩给人以沉静、寒冷、凉爽的感觉(彩图7)。
暖色——是指接近红色、黄色,与太阳、火有联系的色彩。这类色彩给人以兴奋、炽热或产生暖意的感觉(彩图8)。
极色——通常把黑色与白色称为极色。在色彩的混合中,要提高或降低色彩的明度都要加入某一种极色,要降低某种色彩的纯度也可以加入某种极色,极色的用途广泛,人们常称其为添加剂。
光泽色——把金色、银色称为光泽色。
色调——是指画面色彩构成的倾向与基调。如倾向于青、蓝色的为冷调,倾向于红、黄色的为暖调,以红色为主的为红色调,以绿色为主的为绿色调,还有以色彩明度而定的亮调、暗调、灰调等(彩图9)。
第二节 色彩的感觉与象征 基础图案的色彩,是根据图案的实际需要和对色彩的具体感受,创造出的具有象征性和装饰性的人为的主观色彩。这种色彩不但要适应人们在视觉、心理、生理上的要求,而且也要适应人们在审美习惯和情趣爱好上的要求。因此,图案的色彩也是作者主观情感、审美情趣与修养的具体表现。
色彩的感觉与象征,表现在以下三个方面:
其一,色彩能够给人们带来对某种物象的特定形象概念,产生某种较深的形象色。当你在某种广告或商品的包装上见到特定的形象色就会引起对商品的回忆与联想,从心理上产生尽快了解商品的形象、用途、甚至味道感。如用暖色调的橙黄色装潢的柠檬水果罐头,就比较符合其特定的形象,若采用绿色则会使人感到柠檬还不成熟,产生一种酸涩的感觉。在食品类的广告与包装上,常以鲜艳、明快的色块及色调为主,突出表现食品的色泽新鲜、营养丰富、味道可口的感觉。在医药类的广告与包装上,常以能表达药理内容的单纯色块来体现其各种不同的作用。如以淡蓝色表示具有镇静、消炎、退热的功能;以绿色表示具有安神、止痛的功能;以桔红色表示具有兴奋、活血、强心的功能;以黑色表示剧烈、有毒、慎用等作用。在化妆品类的广告、包装装潢上,男用化妆品常以蓝色、黑色来表示,突出男性的庄重大方与阳刚之气;女用化妆品则常以淡雅的浅色、间色和金、银光泽色来表示,以突出女性的柔美、洁净与高贵。在儿童用品类的广告与包装装潢上,常以色彩鲜明、对比强烈的明快色调来表示,以突出少年儿童的天真、活泼、充满幻想的心理与多方面的兴趣爱好。
其二,因人的年龄、性别、国家、民族、风俗、信仰、环境、地位等情况的不同,对色彩会有不同的喜好和赋予不同的情感,产生不同的情绪,形成人们对色彩的审美要求与情感也就不同。如老年人一般喜欢倾向于沉静、素雅的中性色;青年人喜欢倾向于鲜明、靓丽的对比色和暖色调;意大利人喜欢红色、黄色和绿色;西班牙人喜欢黑色;埃及人把绿色定为是国家色,把蓝色定为是恶魔的象征;英国人把紫色定为是王威的体现和地位的象征;泰国人有按日期穿着服装的习俗;美国人则用黑、黄、青、灰来表示东南西北四个方位;印度人以红色表示生命与活力,蓝色表示光辉与壮丽,绿色表示和平与希望,紫色表示宁静或悲伤;日本人以青色表示青年与青春,黄色表示未成熟,白色是天子的服色,黑色则定为是丧事用色;瑞典人则规定在商业上不用蓝色和黄色,伊斯兰教也不许用黄色等等。
其三,不同的色彩也会对人的生理、心理产生不同的影响。这是由色彩本身所特有的艺术感情和魅力所决定的。由于人们的情绪不同、环境不同、传统习惯不同,从心理上对色彩都会产生不同的感情、联想、象征。如产生冷暖、明暗、轻重、软硬、兴奋、忧郁、沉静、活泼、酸甜、苦辣、华丽、朴实等不同的色彩感觉;又如产生革命、崇高、纯洁、光明、希望、理想、青春、和平、勇敢、安全等不同的色彩象征。常见的色彩感觉与象征表示如下:
红色:感觉——温暖、热情、兴奋、成熟、甜美、艳丽、刺激、活泼等。
象征——革命、喜庆、吉祥、健康、勇敢、危险、恐怖等。蓝色:感觉——海洋、天空、冰雪、冷静、沉思、无限、平淡、深远等。
象征——寒冷、凉爽、清净、纯洁、理智、尊严、崇高、悠久等。黄色:感觉——阳光、温暖、柔和、亲切、轻快、纯净、饱满等。
象征——光明、希望、甜美、明朗、权威、丰硕、(浅黄表示柔弱、灰黄表示病态)。
绿色:感觉——新鲜、清新、生命、活力、兴旺、深远、安静等。
象征——和平、希望、春天、新生、安全、青春。橙色:感觉——温暖、香甜、成熟、华美、明亮、兴奋。
象征——快乐、健康、明朗、运动、庄严、勇敢、喜悦等。紫色:感觉——幽雅、高贵、骄傲、迷离、奢华。
象征——庄重、娇艳、爱情、富贵、优越。褐色:感觉——朴实、温和、沉默、保守。
象征——健康、稳定、刚劲、朴素。
白色:感觉——光亮、洁白、清净、朴素、雅洁、快活。
象征——光明、纯洁、高尚、空间。
黑色:感觉——刚健、沉默、安静、悲哀、阴郁、沉重。
象征——严肃、庄重、坚实、永久等。金银色:感觉——欢乐、活泼、华丽、精致、富有。
象征——高贵、辉煌、喜庆、精美等。色彩还有以下的感觉:
冷色——有沉静、后退、忧郁感。暖色——有兴奋、前进、膨胀感。亮色——有轻重、明亮、刚硬感。暗色——有重量、沉闷、刚硬感。灰色——有和谐、庄重、浑厚、悲哀感。
第三节 色彩的配合
一、同种色的配合 它是以同一种色相的色彩为基础色,作改变其明度的配合。这种配合着重强调色彩的层次变化,明度对比要明显,不能太接近。如将某一色彩作一五等分的渐变色带,一般选择1:
3、1:
4、2:
5、3:5的配合方法,这样容易取得层次清楚而又调和的效果。同种色的配合还要注意在色彩面积上的不同变化,要有大有小而不宜等同,一般是以大面积的浓色包围小面积的淡色效果比较好(彩图10)。
二、邻近色的配合
即在色环上选择一种颜色,然后再与其左右邻近的色彩进行配合。如红与红橙、橙与黄橙、黄与黄绿等。因邻近色的色相差别小、近似同种色的配合,所以很容易取得调和的效果。但是在具体应用时一定要加强明度对比,要拉开层次,防止出现平淡、含糊、使色彩缺乏生气的不良现象(彩图11)。
三、类似色的配合
在色环上选一色,然后再与其间隔60°左右的色彩进行配合。如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与青、青与紫等。因类似色中含有共同的因素,所以很容易达到调和的效果,具有色调明确而耐看的优点,但若不注意其明度和纯度的对比变化,也容易流于单调、层次不清的现象。在应用时若作适当的面积或明度对比,或以灰色作点缀色便可改变其效果,增加色彩的生气(彩图12)。
四、对比色的配合
在色环上选一色,作与其间隔120°左右的色彩进行配合,如品红与黄、黄与青、青与红、红与黄绿、黄绿与青、橙与绿、绿与青紫、黄橙与青绿、青绿与红紫等。对比色的配合,色彩对比鲜明、强烈,具有饱满而活跃的特点,给人以兴奋的感觉(彩图13)。
五、互补色的配合
在色环上凡是直径相对(两色间距180°)的两色配合,都是互补色的配合,如红与绿、黄与紫、橙与青、黄绿与紫红、橙黄与青紫、青绿与橙红等。互补色的配合,属色相的最强对比,具有充实、鲜明、强烈与运动的感觉。但也容易产生生硬、杂乱、刺激、不安、不协调等缺点,在应用时,常以中性色的介入来改变其对比关系,达到调和、统一的效果(彩图14)。
第四节 色彩的对比与调和
色彩的对比与色彩的调和,是一对相辅相成的矛盾统一体,是图案色彩在配置上的总体要求。在色彩的配置上,如果没有色彩的对比关系,就会使人感到色彩缺少变化、平淡无奇、没有生气;如果没有色彩间的调和关系,又会使人感到图案色彩凌乱、整体关系缺乏统 一。因此,色彩的对比与色彩的调和都必须认真对待,才能搞好图案的色彩配置,创造出色彩丰富、对比鲜明而又调和统一的图案作品。
一、色彩的对比
当色彩之间产生差异出现不同的效果时,变形成了色彩的对比关系。在图案的色彩配置中,色彩之间由于色相、明度、纯度的不同,以及位置、形状、面积的差异,都会形成色彩的对比。色彩关系间的差异越大,对比也就越强;色彩关系间的差异越小,对比也就越弱。
(一)色彩的色相对比
由于各色相之间存在差别而形成的色彩对比,叫色相对比。色相对比的强弱是根据色相之间在色环上的间隔大小而决定的。间隔大对比强,间隔小对比弱。
1.同种色对比
是指任选一色相作其不同程度的对比。这种色相对比,因色相同而明度不同属色相的弱对比,给人以一种高雅、文静、单纯、柔和的感觉。但这种对比,在具体配置时应拉开明度对比的距离,避免距离太近、对比太弱而造成色彩层次不清、缺少变化(彩图15)。
2.邻近色对比
是指在色环上选择与该色相左右为临的色相进行对比。邻近色对比,因为色相间含有共同的色素,所以容易取得调和的效果,也属于色相的弱对比。在进行邻近色相的对比配置时,也应拉开色相间的明度距离,避免因明度太近而使画面显得平淡、缺乏生气(彩图16)。
3.中差色对比
是指在色环上选择与该色相相距90°左右的色相进行对比。这种对比,因色相之间的差异适中,色相对比明显,属色相的中对比。中差色对比给人以色彩明确、感觉丰富的效果(彩图17)。
4.对比色对比
是指在色环上选择与该色相相距120°左右的色相进行对比。因色相之间的差异大、对比强,故色彩感觉鲜明、艳丽,属色相的强对比(彩图18)。
5.互补色对比
是指在色环上选择直径两端,即色相间距180°的色相进行的对比。这种对比,因色相之间的差异大、色彩对比强烈、鲜艳、醒目,属色相的最强对比。这种色相对比,在进行色彩配置时,需改变色相的明度或纯度,以避免强烈的刺激,使色彩关系达到调和(彩图19)。
(二)色彩的明度对比
由于色相之间的明度差异而形成的色彩对比,叫色彩的明度对比。色彩明度差别的大小,决定其明度对比的强弱。明度差别的大小,通常是依据明度阶标来进行对比与判断的。明度阶标,是根据一条从暗到亮、从黑到白的明度渐变色带,从深到淡分成九等分定为9级。1-3级为低明调,4-6级为中明调,7-9级为高明调,以次来判断色相明度间的差别(彩图20)。
明度弱对比——是指色相明度之间的差别在3级以内的对比。明度中对比——是指色相明度之间的差别在4-6级以内的对比。明度强对比——是指色相明度之间的差别在7级以上的对比。
(三)色彩的纯度对比
由于色相之间纯度的差异而形成的色彩对比,叫色彩的纯度对比。色彩纯度差异的大小,决定色彩纯度对比的强弱。色彩之间纯度差异的大小,是依据色相纯度色标来判断的。
纯度弱对比——是指色彩纯度间的差别在3级以内的色彩纯度对比(彩图21)。纯度中对比——是指色彩纯度间的差别在4-6级之间的色彩纯度对比(彩图22)。纯度强对比——是指色彩纯度间的差别在7级以上的色彩纯度对比(彩图23)。在色彩的纯度对比中,纯度的弱对比给人以单纯、柔和、含蓄的感觉,但易单调、缺乏生动性。纯度的中对比给人以特征明显、色彩鲜艳、调和统一的感觉。纯度的强对比,具有鲜明、强烈、饱满、刺激的感觉,但色调不易统一,又给人以生硬、不谐调的感觉。
(四)色彩的冷暖对比
因色彩之间的冷暖差异而形成的对比,叫色彩的冷暖对比。色彩的冷暖来自于人们对色光的印象,来自于人们生理上的感觉,也来自于人们心理上的联想。人们看到太阳、火光就感到温暖,看到冰雪、海洋就感到寒冷。因此,凡是和太阳、火光接近而具有暖意的色彩就称为暖色,如红色、橙色、黄色等。凡是和冰雪、海洋接近而具有冷意的色彩称为冷色,如青、蓝、青紫等色。
在色彩的冷暖对比中,冷色具有阴影感、冷静感、透明感、轻松感、后退感、湿润感等,暖色具有阳光感、热烈感、土质感、前进感、干燥感、强壮感、稠密感等。色彩的冷暖对比,在色彩的配置中能起到增强色彩生动感的重要作用(彩图24)。
(五)色彩面积的对比
因色彩之间色块面积大小的差异而形成的对比,叫色彩面积的对比。色彩面积的大小,直接影响着色彩的对比效果。在不改变色彩的色相、明度、纯度的前提下,面积相等的色彩
对比强,面积的差异越大其对比则越弱。因此,要减弱其对比,就必须加大或缩小某一色彩的面积,这样也易使画面色彩达到调和(彩图25)。
(六)色彩的综合对比
在色彩的色相、明度、纯度中,选择其两个以上的属性进行色彩之间的相互对比,叫色彩的综合对比。在各种色彩之间,都存在着色相、明度和纯度上的差异,在有彩色和无彩色之间,只要有某种色彩参加对比,就会产生明度和纯度上的对比关系。所以,任何色彩的对比都可称为综合对比。如色相间的对比,不仅是其本身色性上的对比,而且还包含着在明度和纯度上的对比(彩图26)。
二、色彩的调和
色彩的调和与色彩的对比,是图案色彩在配置上的总体要求。在色彩配置上,如果没有色彩的对比,就会使人感到平淡无奇、缺少变化、没有生气;如果没有调和,又使人感到色彩零乱、缺乏统一、失去整体。
调和就是把本来存在着差异的色彩对比关系,经过调整重新组合成一个和谐而具有美感的统一整体。调和是色彩配置的主要原则。
(一)同种色的调和
同种色的色彩配合属色相上的弱对比。因其色相统一,明度接近,极易统一,也易单调。
调和的方法是改变色相间的明度和纯度,拉开相互间的层次,避免二者相似。可以参照明度色标,选用其1、3、5、7或1、4、7、9的间隔明度差进行色彩的配置。也可以在不改变同种色配合主调的前提下,选择对比色作其点缀色,以弥补色感不足而取得画面的调和(彩图27)。
(二)邻近色的调和
邻近色的配合和同种色一样,也属色相上的弱对比。因其色相间的差别小,明度接近,易达到统一,也易产生单调。调和的方法也与同种色的调和方法相同(彩图28)。
(三)类似色的调和
类似色的色彩配合也属色相的弱对比。因其含有共同的色素,在色相上又有其微妙的变化,所以这种配合极易达到调和,但处理不当也易产生平淡,失去生动的效果。调整的方法是:适当地加强其纯度和明度的对比,使色相的层次变化更加明确,配置上更显生动,以达到整体上既有变化又显统一的调和效果(彩图29)。
(四)中差色的调和
中差色的色彩配合属色相的中对比。因其色相的对比变化明显,色感丰富,如果在明度和纯度上运用不恰当,很容易产生花、乱现象,失去整体上的调和与统一。使其达到调和的方法是:适当减弱其明度和纯度的对比关系,加强其共同性方面的因素(彩图30)。
(五)对比色的调和
对比色的配合属色相的强对比。因其色性不同,色彩对比鲜明而强烈,又因色差很大又无共性,故又很难统一。使其达到调和的方法是:调整其色相的明度或者纯度,以求明度或纯度上的近似来达到调和(彩图31)。
(六)色彩调和的其他方法 1.近似调和法
这是一种运用加强对比色相之间同一性因素的调和方法。
其一,是在对比色的双方都加入同一种色相,以其纯度或明度上的近似求得调和。如对比方双方都加入灰色,以降低纯度求得调和。或以双方都加入白色,以提高其明度来求得调和。
其二,是在对比色的双方进行色彩的互混,使对比色的双方都含有共同的色素来求得调和。如橙色与蓝色是互补色属强对比,在橙色中加少许蓝,橙色中就带有蓝味了,这样就使双方都含有蓝的色素,从而达到调和的目的。如果在橙色中加入少许蓝,在蓝色中加入少许橙,其双方就都含有两种色素,这样就更容易达到调和的要求了(彩图32)。
2.渐变调和法
它是在对比色之中,运用色彩渐变的手法,减弱双方的对比强度来达到调和的方法。其一,是运用对比色相经混合后的色彩,进行纯度或明度的渐变来求得调和。其二,是在对比色的双方都混入同一种色后,进行其纯度或明度的渐变来求得调和。其三,是运用对比色的双方或一方的原有色相,作由密到疏的点、线渐变空间混合,来达到调和统一的效果(彩图33)。
3.面积调和法
是运用加大或缩小对比色双方面积的手法,来达到对比色调和的方法。
其一,是选择第三种色作为地色成为画面主调,相应地缩小对比色双方的面积求得调和。
其二,是加大对比色一方的色相面积,形成明确的主次关系来求得调和(彩图34)。4.分布调和法
它是使对比色的双方形成一种有聚有散的布局,在色彩之间形成一种穿插有序、疏密相间、相互联系的构成形式来达到调和的方法(彩图35)。
5.间隔调和法
它是采用分割的手法,拉开对比色彩之间的距离来求得调和的方法。其一,是选用中性色作为底色,拉开对比色的间隔距离来求得调和。
其二,是选择中性色中的某一种色勾边,以加强对比色之间的联系来求得调和(彩图36)。
第五节 色彩的层次与主调
一、图案色彩的层次
图案色彩层次感的表现,来源于人们对自然色彩变化规律的认识。自然色彩的变化又是随着光源的变化而在不断地变化着。同一个物象光从正面照射它,就会产生五香了;物象亮、背景暗的情景,在图案中则表现为深底、浅花的层次感;光从背面照射它,就会产生物象暗、背景亮的情景,在图案中就表现为深色花、浅色地的层次感;在正常的漫射光线下,就会产生物象与背景受光柔和的情景,在图案中表现为灰色底、浅色花或深色底、灰色花等形式的层次弱对比。以上情况说明,色彩的层次是和光源有机地联系在一起的。
图案色彩的层次,是由色彩的明度高低来区分、来决定的。在图案的色彩配置中,必须掌握好底色与纹样、纹样与纹样之间的明度对比关系,正确处理好图案色彩的层次对比关系,这样才能达到层次清楚、谐调统一、具有美感的图案效果(彩图37)。
用黑、白、灰三色来进行图案的明暗层次练习,对掌握色彩的层次关系是大有益处的。因为不管用什么色彩配合所构成的图案,如果拍成黑白照片都是以黑白灰来表现其层次关系的。因此,我们在制作图案、配置色彩时,头脑中一定要有一个明暗层次观念,正确地运用好色彩的明暗变化,处理好色彩的层次对比关系,使设计出的图案具有层次分明、主题突出、色彩丰富、变化统一的美感效果。
二、色彩的主调
色彩的主调即色调。色调是指画面色彩的总体倾向和基调。通俗地讲,是指统辖整个画面的主要色彩。图案色彩要有主次之分,没有主次就没有主调,没有主调就没有凝聚力,也就会使画面凌乱、失去整体感。
图案的色调大都是以能影响画面全局的大面积色彩来决定的。在通常情况下,如果底色的面积大,那么整个色调就为底色的色相所统辖。因此在底色确定之后,所配置的其他色彩都要服从底色,形成以底色为主的画面色彩主调。如果图案的主体纹样很满,底色的面积则很少、很小的情况下,就要根据主体纹样的色彩来决定色调。在主体纹样的色彩确定之后,所配置的其他色彩就要服从主体纹样色彩,起陪衬、烘托作用,形成明确的色彩主调。
图案色调的形成过程,就是把画面中所需配置的各色,分大小、主次、轻重,以服从一个基本色为原则,将它们有机的组织在一个统一的整体内。
(一)图案色调的类型
1.色性上分,有冷、暖色调。主色倾向于蓝色、青色、青绿、青紫色的为冷色调;主色倾向于红、橙、黄色的为暖色调。实际上所有的色调都具有一定的倾向性,不是倾向冷就是倾向暖,只是在倾向的程度上有所不同(彩图38)。
2.明度上分有亮调、暗调、中间调。主色倾向于橙、黄、白色等浅色的为亮色调;主色倾向于蓝、黑色等深色的为暗色调;主色介于亮色与暗色之间,倾向于灰色的为中间色调(彩图39)。
3.纯度上分有艳调和灰调。纯度高的色彩,纯净、明朗、鲜艳为艳色调;色调纯度较弱的为含灰色调;纯度弱的为灰色调(彩图40)。
从色相上分,有红、黄、蓝等多种色调。主色倾向于红色的为红色调;主色倾向于黄色的为黄色调;主色倾向于蓝色的为蓝色调;主色倾向于紫色的为紫色调等等。(彩图41)。
(二)案的色调处理
图案的色调,一般情况下是由底色来决定的。底色的变化,会引起纹样色彩的变化。深的底色种类较少,其色调的变化也少,从而显得单调;中性色、浅色的底色是由色彩混合而成的,其变化较多,色调也丰富多彩。
红色调——是以大红、朱红、玫瑰红、紫红等色为主,其他色为辅,作不同深浅变化的组合而形成的。
黄色调——是以橘黄、柠檬黄、金黄、土黄等色为主,其他色为辅,作不同深浅变化的组合而形成的(彩图42)。
蓝色调——是以普蓝、群青、钴蓝、钛青蓝、湖蓝等色为主,其他色为辅,作不同深浅变化的组合而形成的。
紫色调——是以紫红、青紫、紫、紫罗兰、青莲、玫瑰红等色为主,其他色为辅,作不同深浅变化的组合而形成的(彩图42)。
绿色调——是以深绿、青绿、绿、草绿、翠绿、粉绿等色为主,其他色为辅,作不同深浅变化的组合而形成的(彩图43)。
图案色彩的配置必须重视整体效果。通常是依据底色的色调,确定纹样色彩的层次安排与主次搭配,最后再根据整体色彩的需要添加点缀色彩。如底色的明度比较弱,主体纹样的
色彩明度就要高一点,陪衬纹样的色彩则选用底色与主体纹样色之间的明度。这样配置,既有三者之间的层次区别,又使三者之间相互联系、过度自然、整体统一。
总之,图案的色彩配置要根据设计的意向、要求灵活运用,大胆尝试,勇于创新。既要善于运用多种色彩和不同色调来取得良好的色彩效果,也要善于运用少量色彩,达到色彩变化丰富、整体色调统一的图案色彩效果。
练习与作业:
1.运用同一题材的不同变化,作出深底、亮底、灰底三种不同形式的色彩层次表现的适合图案各一幅,大小为10cm×cm。
第六章 图案的表现技法
图案纹样不仅要有完整的形象、构图和色彩,而且还要通过恰当的描绘技法把它完美地表现出来,这样才能构成一幅集装饰性、实用性、审美性于一体的图案艺术作品。
在基础图案的学习中,表现技法可以不考虑生产工艺条件方面的要求,以利于在学习中加强对表现技法多样化的实践与探索。因为掌握的表现技法愈多,对图案应用的适应性就愈强,为图案设计奠定的专业技能基础也就愈扎实。
图案的表现技法很多,为了达到理想的艺术效果,可以采用各种工具、材料和手段进行描绘。在具体实践中,要按照形式美规律和审美要求,努力做到造型的程式化、构图的理想化、色彩的装饰化和表现技法的现代化。这样才能创造出具有不同特色和要求的、优秀的图案作品。
第一节 图案的黑白表现技法
黑白图案是图案基础训练的重要内容之一。它的特点是明快、强烈和简朴,是别具一格的图案表现形式。黑色与白色属于无彩色系中的极色,它既是客观物象明暗关系的高度集中与概括,也是客观物象色彩关系的高度提炼与升华。图案黑白表现技法的基本元素是点、线、面。
一、点的表现技法
点在黑白图案中具有极丰富的表现力。运用点的大小、疏密、轻重、虚实等各种不同的处理手法,可以取得各种不同的图案效果。点有规则的点,也有不规则的点,点既可以组成线,也可以组成面。点的描绘工具一般是用毛笔、钢笔、绘图笔等,也可运用特殊材料和工具来表现各种特殊形象的点。
1.以同形状、同大小的点,作等距离整齐有序的线形排列。点的排列越密,线的感觉越强,反之则相应减弱(图6-1)。
2.以同形状、不同大小的点,作由大渐小或由小渐大、由密渐疏或由疏渐密的渐变排列或散布,组成的线形具有虚实感和节奏感(图6-2)。
3.以同形状、同大小的点,作疏密均匀地散布,组成单一而平整的面状形,点的散布越密,面的感觉越强,反之则相应减弱(图6-3)。
4.以同形状、不同大小的点,作由大渐小或由小渐大,由密到疏或由疏到密的渐变排列或散布,组成的面具有明暗渐变的节奏感和虚实感(图6-4)。
图6-1 点的线形排列 图6-2 点的线形排列
图6-3 点的线形排列 图6-4 点的线形排列
以上四种表现技法,均可采用明度渐变的方法,达到退晕和晕染的效果,具有含蓄、细腻的美感。
以各种不同形状大小的点,采取虚实、疏密、间隔、反复、轻重、节奏等处理手法,均可产生不同的形状、不同的视觉心理、不同的装饰趣味等艺术效果。利用各种工具、材料(喷、洒、刷、印、布、海绵、瓜络等)表现各种有规律或无规律的点,来体现形象的深浅层次、空间、节奏,从而达到装饰效果。
二、线的表现技法
线,千姿百态,变化无穷,应用十分广泛。在黑白图案中,以各种均匀、粗细、长短、行涩、虚实、起伏、曲直的线条,根据形象的结构、意境、情调和视觉心理等要求,运用变化与统一的形式美规律来表现图案形象的结构,丰富形象的层次,分割形象的块面,创造出形象完美、线条自然生动、主题鲜明、整体统一、装饰性强的图案作品。
在线的表现中,按形式美的要求,可以用线来塑造形象,也可以用线来衬托形象。常用线型的表现技法有以下几种:
1.均匀线的表现
均匀线是一种粗细一致、挺拔有力、起笔收笔无痕迹的线形,就象中国画中的铁线描。用均匀线表现的图案形象,具有线条流畅自如、粗细均匀规整的特点,是一种常用的主要线形(图6-5)。
2.顿挫线的表现
顿挫线是一种讲究起笔、落笔、用笔具有明显的轻重、缓急变化的线形。用来表现图案形象,其笔力顿挫自然、刚劲有力,具有节奏美与动态感。(图6-6)。
图6-5 均匀线 图6-6 顿挫线
3.抖动线的表现
抖动线是一种以笔的均匀抖动而形成的起伏自然、顿挫有序、具有粗细、凹凸、波动变化的线形。用来表现图案形象,给人以自然生动、个性鲜明、节奏感强、变化统一的线形特征(图6-7)。
4.复合线的表现
复合线是两条或两条以上不同粗细的线复合而成的线形。在传统图案中,人们把它称为“文武线”。在图案形象的表现中,用来加强视觉的印象,使主体形象更加突出,充分发挥其表现力,同时也常起到统一画面的调和作用(图6-8)。
图6-7 抖动线 图6-8 复合线
5.以线作面的表现
这种表现有两种方法:一是将相同的线作等距离的排列,组成单一而平整的面,线的排列距离越小,面的感觉越强,反之则相应减弱;二是将相同的线作由密到疏或由疏到密的间隔渐变排列,也可以将粗细不同的线作由粗到细或由细到粗的渐变排列,这样排列所构成的面、具有明暗渐变的虚实感和空间距离感,其效果具有晕染的感觉,给人以含蓄、细腻的美感(图6-9)。
6.以线作空间层次的表现
这种表现也有两种方法;一是将直线作由粗到细或由细到粗的渐变排列,或由粗到细再到粗、由细到粗再到细的渐变排列,这样构成的面具有粗的一边近、细的一边远的空间层次感;二是以点组成的线为虚线,以单线为实线,将其并置或分组排列构成面。这种形式具有虚线远、实线近的空间距离感,在图案中可以表现出丰富的空间层次(图6-10)。
线在图案的应用中,要根据图案的形象特征、面积大小、结构繁简来决定其表现形式,使图案的表现形式与造型风格相协调,达到整体关系上的变化与统一。
三.面的表现技法
面在图案中也称块面。各种各样的面和各种不同的表现形式,使图案产生了多种风格与特色的装饰效果。面的应用较广,它既可以完全用块面来组织图案纹样,也可以与其他表现方法结合运用组成形式多样的图案纹样。面的常用表现技法有以下几种: 1.面的影绘表现
影绘即以影造型构成图案纹样的方法。要点是抓住形象的外形特征与动态美,追求形态和神态上的完美统一。因此,在造型上力求简练、概括,切忌琐碎、缺乏整体感。在设色上力求突出其黑白、空间、层次等方面的相互关系。
影绘大多采用单色平涂,因此形象要尽量避免相互重叠。如果有重叠,可在重叠部分作“透叠”处理,也可采用空白,或者用同种色作不同深浅的层次加以区别。用影绘法表现面,具有单纯、朴实、明快的图案装饰效果(图6-11)。3.面作剪纸式表现
这是一种借用剪纸技法中的“阴刻”与“阳刻”形式,运用到图案纹样的设计中来的方法。其原理是以黑托白或以白衬黑来达到纹样形象主题突出、对比鲜明的效果。
“阴刻”在图案中表现为底纹是黑色,浮纹是白色,形成一种以黑色衬托、包围白色的图案形式。
“阳刻”的图案形式则与“阴刻”的表现形式完全相反。所以,在面作剪纸式的表现中,黑、白、底纹可以互换,以达到理想的艺术效果(图6-12)。3.面的光影表现
这是一种将形象的明暗关系,概括为黑与白的表现方法。通过黑白面积的大小对比、前后层次的对比来表现图案的形象。
在面的光影表现中,黑与白的夸张与概括,要以形象的结构为依据,不失形象的原有特征,来进行艺术形象的塑造。切忌平均对待、生硬呆板和零碎分散、缺乏统一的毛病(图6-13)。
4.点线面的综合表现
这是一种点线面的综合应用,即在图案设计中,充分运用点、线、面各自不同的表现特征,来丰富图案的变化、增强图案的表现力(图6-14)。在点线面的综合表现中,应注意以下几个方面的相互关系:
(1)情感与黑白关系:在黑白图案中,当黑多而白少时会给人以沉着、饱满、充实的感觉,但有时也会令人产生神秘与压抑的心理感受。当白多黑少时其效果则给人以轻松、优雅和开阔的感觉,但处理不当也会令人产生单调、冷清、空旷的心理感受。因此,在点线面的综合表现中,要合理运用黑与白的配置,正确处理好情感与黑白的关系。
(2)光感与黑白的关系:在黑白图案中,当空间纹样为白而主体纹样为黑的时候,会使人感觉到是一种逆光的明暗效果;当空间纹样为黑而主体纹样为白的时候,则会给人以一种正面采光的明暗效果;当空间纹样和主体纹样都具有黑白变化的时候,就会给人以一种平面光的明暗效果。因此,在黑白关系的处理上,要注意光源关系与光感效果上的相互一致性。
(3)重视主次关系的处理:在黑白图案中,以面为主的纹样其明暗对比强,给人以明快、强烈的感觉;以点和线为主的纹样其明暗对比弱,给人以含蓄、柔和的感觉。因此,点线面的综合表现就不能平均对待,必须分清主宾关系,既要有明确的主体纹样,又要有作为陪衬的空间纹样,使其自然地构成对比关系,这样才能使图案主题鲜明、层次清楚、达到整体关系上的变化统一。
(4)合理运用点线面:在黑白图案中,点与线能起到谐调充实画面,丰富纹样层次、增强变化效果的作用。但是,在具体运用中必须要合乎情理、恰倒好处,切忌散乱、繁琐、令人乏味。在面的运用上要充分发挥黑白块面的大小、层次对比作用,使主体纹样明确,配置富有变化,切忌简单造作,缺乏图案应有的装饰性特征。因此,在点线面的具体运用中,要合理地处理好黑与白的整体组合与对比关系,使点线面之间能相互补充、相互渗透,构成在表现形式上的多样化,创造出更多更好的黑白装饰图案作品。
第二节 图案的色彩表现技法
运用点线面构成的黑白图案表现技法,在色彩图案中同样可以应用,只是要改变无彩色的点线面为有彩色的点线面。由于色彩的种类繁多,变化丰富,因此,色彩图案的表现技法也丰富多变、各具特色。
技法是人们在实践过程中创造出来的。因此,在学习、借鉴前人技法的同时还要大胆创新,这样才能适应发展的需要。下面介绍几种常用色彩图案的表现技法:
1.色彩的平涂法
这是一种平展简洁的块面处理方法。所谓平涂,是根据图案色彩配置的需要,选用单色或多色经调匀后不分深浅地添涂于形象所需的位置上,形成一种单一而平整的装饰效果。
平涂法的运用,要根据图案色彩的位置、画面的意境、块面的大小、色彩的浓淡、节奏的变化等需要,进行有计划的艺术处理。可以采用勾线添色平涂,也可以采用色块并置平涂等多种方法。
2.色彩的渲染法
渲染又称晕染,它是运用明度渐变的原理,以单色或多色进行由浓到淡、或由浅到深的渲染,使图案纹样具有色彩柔和、润泽、明暗过渡自然的立体效果。
具体方法是:根据图案形象的结构和明暗关系先着上所需色彩,趁其未干时立即用清水笔将色彩渐渐晕染开,使其由深到淡自然过渡而不留痕迹。也可以先用淡色作底,趁其还润未干时立即进行着色渲染。如若要作多色的渲染,则需要用两支笔分别以邻近色或类似色进行渲染,这样便会产生不同色相的渐变效果。
3.色彩的褪晕法
褪晕也称推晕,它也是根据色彩的渐变原理,使色彩产生既有深浅浓淡的层次变化,又有明显的色阶关系,令图案呈现出色彩既有节奏变化,又具和谐统一的效果。
在褪晕法的运用中,各色阶之间的距离可以相等,也可以是逐渐地加宽或减弱,但色彩间的层次关系更需要明确,这样才能达到整体关系上的谐调统一。
4.色彩的撇丝法
撇丝又称劈丝,是以均匀整齐、疏密得体、笔法如丝的线条,来表现形象的明暗、结构等起伏变化,达到精巧、美观、变化丰富的图案效果。
撇丝的用色常选用同种色、类似色或邻近色,撇出线的方向应根据物象的形态和生长规律进行,使其具有自然、生动、整齐、美观的装饰效果。
5.色彩的透叠法
透叠,是表现当图案中出现前后形象重叠时而又能体现其各具完整性的一种手法。它是通过对色彩、线条、明暗的处理,使人感到前面的形象是重叠在后面的形象上的,而且两个色彩都很清楚明确。因为经过处理后的透叠部分形象已改变了色相,所以也就使画面增添了色彩的层次变化和装饰趣味
6.色彩的归纳法
归纳法也称限色法,它是以限定的几种色彩,对图案形象进行概括的、有套色版画效果的表现。归纳法有归纳后的限色和限色后的归纳两种方法:
42(1)归纳后限色就是先对图案形象的形体、结构特点进行简洁、概括地归纳,然后选择几种限定的色彩进行有目的的配置。
(2)限色后归纳就是色彩已经预先确定,只能用这几种色彩进行图案纹饰的装饰。这就需要分析、归纳一下图案形象,概括出简洁的几个部分,然后再以限定的几种色彩进行装饰配色。
归纳法的运用,仍需注意图案的整体关系,色彩的调和关系,以及在层次、明度、主次等方面的变化与统一关系,这样才能达到理想的图案效果。
第三节 图案的特殊表现技法
图案的特殊表现技法,是采用不同的材料、工具和手段来处理图案形象,以达到特殊的艺术表现效果。
特殊表现技法是在艺术实践中经过不断尝试与探索而产生的,也需在实践中不断完善、发展与创新。在图案的学习中,作为表现技法的实践与探索,要解放思想、大胆创新,以适应新时代的要求。但不管运用什么技法,最终都要看其表现出来的效果如何,看其是否能与图案的装饰目的、题材内容、造型风格相谐调,是否能起到图案艺术应有的社会作用与审美作用。
常用的特殊表现技法有以下几种类型:
一、刷绘与喷绘
刷绘与喷绘都是以特制的工具喷、刷出细小的点来表现图案形象的色彩浓淡、明暗变化、空间层次的方法。它具有细腻而柔和的装饰效果。
刷绘的工具与材料、丝网、竹片或其他有弹性的薄片、油画笔、水粉颜料等。刷绘的方法是:其一,用牙刷蘸色后在丝网上刷,随着刷的快慢节奏,网下喷洒出细小的色点用以装饰图案画面;其二是用油画笔蘸色后用有弹性的薄片来弹或刮笔头,随着有节奏的弹刮,笔上的色彩则变为色点喷洒到纸上,达到预想的装饰目的。
喷绘的工具与材料是特制的喷笔、喷枪、压缩机和水性颜料等。喷绘的方法是:根据图案装饰的需要,调节喷孔的大小,以决定喷出色点的大小。根据喷笔离画面距离的远近和停留时间的长短,来确定画面所需色点的浓淡与疏密(彩图)。
刷绘与喷绘,一般是在喷与刷色之前先把图样用纸版雕空,然后再对准雕空处进行喷、刷颜色。如果要喷或刷多种颜色,则需要雕出多套纸版来进行分版喷、刷,一套色用一块版,就象套色木刻一样。
二、粘色与压印
粘色与压印,是根据装饰的需要,以特殊的粘色工具或材料粘色后压印在画面上,在画面上即留下具有纹理变化的点状、线状、面状的色彩纹样。如需要表现其中某些形象,则需用纸版雕空形象,以纸版遮住其他部位,而在雕空处粘色压印。
粘色工具与材料常用布、纸、丝瓜络、海面块等。制作方法是将以上材料任意揉成团状或卷成圈状,蘸色后按预先的构思要求进行压印。在压印过程中,随着手上用力的轻重,所构成的纹样便产生大小、浓淡、疏密等层次变化,得到意想不到的纹样与肌理效果。但在粘色压印时必须注意其规律性和节奏感,否则就会产生呆板无变化、散乱不整体感的现象,失去其应有的装饰作用(彩图)。
三、粘拓与捺印
粘拓也称对印、转印。是将预先设想好与调配好的颜色,有构思地绘、洒、泼在光洁度较高的纸板、玻璃或塑料板上,并因色利导稍加整理,然后将画纸覆盖其上面,用手或棕帚按抹数遍后将纸揭起,这时画纸上便印上水色交融、纹理自然的图案形象。如对某些不完整的局部稍作添画与调整,便可成为一幅色彩丰富、自然有趣的图案作品(彩图)。
捺印与粘色压印的方法类同,捺印就象盖印章,这个图案“印章”如同连续纹样中的单位纹样,只不过是根据图案形象的要求而预先刻制的,或者是经过精心选择具备一定形式美感的物体来代替的。具备好图案的印章后,将其涂上色彩,根据设计上的要求将其捺印到画面的指定位置上,构成形象一致、纹理自然、生动而有美感的装饰纹样。
如果需要画面色调明确,可以预先作好底色或者底纹,也可以将图案印章作多色的套印,以分出其深浅的层次变化,从而使画面达到变化丰富、调和统一的美感效果。
四、浮彩与吸附
这是一种将浮在水面上的流动色彩,用吸水性强的纸把它给吸附到纸上,从而形成一种纹理自然、变化丰富、具有韵律美感的图案形象。在图案中常把它用来作为底纹(彩图)。
具体作法是:先备好一盆水,将墨水或稀释的颜料倒入水中,晃动水盆使色彩在水中自由浮动、交融、散开,当水面出现理想的浮纹形象时,迅速将备好的纸覆盖于水面,瞬间便会将水色浮纹吸附到纸上,取出凉干,裁剪后便可作为纹样使用。
若想用油性颜料制作,则需先用松节油将油性颜料进行稀释,然后再按以上步骤进行。其要点是水一定要有转动或晃动感,纸张选择上要注重吸水性强,水面浮纹的选择要把握好时机。
五、流彩与吹制
流彩,是将预设的颜色经稀释后,倒在光洁度高、抗水性强的纸上,然后再作不同方向、不同角度的倾斜或抖动,使水色或油色在纸上顺势而自然的进行流淌、扩散、交融渗透,最后构成画面色彩谐调、变化丰富、水色交融、自然有趣的纹理效果(彩图)。
吹制方法与流彩类同。是将倒在纸上的颜色,用吸管或其他空心管吹动颜色,从而形成所设想的纹理效果。也可以象小朋友吹肥皂泡那样,在肥皂水中加入颜色,当在纸上吹出彩色气泡并炸破时,纸面上便留下了彩色的圆圈。用这种方法可以使画面构成五颜六色的圆形底色纹样(彩图)。
六、避水与防染
这种方法是运用各种避水与防染的材料,进行图案纹样的部分或全体的描绘,经过艺术地处理使画面产生一种独特的肌理效果和装饰趣味(彩图)。常见的避水与防染的材料有油、矾、胶水、蜡、油画棒、及时贴等。
在具体运用中,要根据画面的实际需要来选择使用材料。如先用可避水的油画棒、蜡笔来描绘图案形象,然后再用水性颜料进行图案的色彩装饰,这样双方既互不干扰又能相互补充,使画面形成一种纹理斑驳、变化统一的装饰效果。如先用防染的胶水、矾水、及时贴等材料,对预设的形象进行描绘或处理,然后再用色彩进行装饰,当色彩干后将胶、矾洗掉,将及时贴撕掉,这时画面上就会出现白色的形象、线条、飞白。如需换色和取得其他不同的纹理时,则可作多次的色彩覆盖。采用这种表现技法,一定要选择光洁度高而结实的纸张,才不致使画面破损,也才能达到理想的画面装饰效果。
七、剪刻与拼贴
这种方法是利用各种薄型材料,如色纸、照片、画片、塑料薄片、邮票、各色花布、树皮、树叶、花瓣等等,经过构思和选择后,巧妙地利用其自然形状、纹理、色彩、质地等,稍加适当地剪裁或刻制后,组合拼贴成各种图案形象的表现方法(彩图)。
剪刻是一个选择与造型过程,拼贴则是一个组合与制作过程,二者之间存在着有机的联系。
整幅图案都用材料拼贴叫整体拼贴;把部分描绘的形象与部分材料拼贴的形象有机地组合在一起而构成的图案形象叫局部拼贴。这种表现技法,在具体的设计、制作与处理上,要注意形式与风格的相吻合,整体与局部的谐调统一。
练习与作业:
1。图案的黑白表现技法练习作业二张(8开纸)。以花卉为内容,完成大小为10cm×15cm的点线面综合应用的黑白图案各一张(一张对称构图,一张均衡构图)。
2. 图案的色彩表现技法练习作业三张(8开纸)。
(1)以平涂法和渲染法完成同一题材内容的适合图案各一幅(规格为15cm×15cm)的作业一张。
(2)以褪晕法和撇丝法完成同一题材内容的适合图案各一幅(规格为15cm×15cm)的作业一张。(3)以透叠法和归纳法完成同一题材内容的适合图案各一幅(规格为15cm×15cm)的作业一张。3. 图案的特殊表现技法练习作业四张(8开纸)。
(1)以刷绘与喷绘、粘色与压印的表现手法,分别作同一题材的适合图案各一幅(规格为15cm×15cm)的作业一张。
(2)以粘拓与捺印的表现手法,作出规格为8cm×8cm的作业一张。
(3)以浮彩与吸附、流彩与吹制的表现手法,分别作出规格为8cm×8cm的练习作业各两幅。(4)以避水与防染、剪刻与拼贴的表现手法,分别作出规格为8cm×8cm的练习作业各两幅
第七章 图案的构成
基础图案的构成,是有规律、有秩序地组织图案形象,具有较强的程式性。它要求在设计意图明确的前提下,运用形式美法则,创造性地安排和组织图案形象,从而达到预想的艺术效果和审美情趣。
基础图案的构成形式也就是组织形式。它犹如文章的“章法”,绘画的“经营位置”,主要解决造型中局部与整体的关系问题,以及怎样把对立的事物变成和谐而统一的艺术的问题。
基础图案的构成形式,主要有单独图案和连续图案两大类型。
第一节 单独图案
单独图案,是图案构成的最基本的形式,它具有完整性与独立性的特点。它既不需要重复排列,也没有固定的外形轮廓;它能够单独应用,也可作为适合纹样和连续纹样的基础纹样。
单独纹样的构成要求是:分清主次、突出主题、虚实呼应、变化统一。如一枝花,花是主体形象,在造型和色彩的处理上都应使之突出,叶子是陪衬,起衬托主题的作用,应注意加强与主体的对应与联系,本身则尽量简洁,变化不要过多。总之,单独纹样的构成要注意在疏密安排、空间处理上形成纹样的虚实呼应,使纹样形象在主与次、虚与实的关系上变化有序,有机结合,浑然一体。
单独纹样的组织形式有自然纹样和适合纹样两种类型。
一、自由纹样
自由纹样是外形不受限制,能自由安排的单独式纹样。由于其外形不受限制,因而具有变化丰富、适应性强、应用广泛的特点。
自由纹样有均齐与均衡两种组织形式。1.均齐式
均齐又称对称,它的特点是规则整齐,庄重大方,表现为绝对均齐和相对均齐两种形式。
(1)绝对均齐:它是以中心线为对称轴,使所饰纹样左右或上下绝对相同,或上下左右均相同(图5-1)。这种组织形式,因其对称整齐,处理不当易产生呆板,在纹样组织上应注意穿插、转换等变化。
47(2)相对均齐:它是在均齐式基础上进行的变化。从整体上看具有均齐的感觉,在局部形象上又存在着变化。这种形式,要比绝对均齐在纹样组织上显得内容丰富,形象生动(图5-2)。
2.均衡式
均衡又称平衡,它没有一定的组织形式,是以中心线或中心点为制约,以平衡与安定为原则,围绕中心进行的组织纹样,构成均衡式单独图案(图5-3)。这种组织形式,具有新颖活泼、丰富多彩、富于变化的特点。但在组织过程中,要重视整体形象的变化与统一,主题形象要突出,避免纹样组织上的分散、琐碎和变化上的紊乱不整体。
二、适合纹样
适合纹样也是单独图案的一种组织形式。它的纹样形象必须安排在特定的外形轮廓线内并与其相适应。如圆形适合纹样,当其去掉圆形外框后,仍然还能体现出它是一个圆形适合图案(图5-4)。
适合纹样的组织,要充分运用形式美法则,在纹样构成中使其形象、构图、外形三者有机地结合成一个整体。使构成的纹样能在适合中求得变化,在变化中求得统一,达到整体上的美感效果。
我国传统图案中常以适形造型、随形应变、形象适体、构图巧妙的手法,创造出许多变化丰富、构图生动、具有装饰情趣和魅力感人的适合图案,值得我们学习与借鉴(图5-5)。
适合纹样的组织形式,依据外形轮廓可分为形体适合、角隅适合和边缘适合三种类型。
(一)形体适合
形体适合是在具有一定形体的外轮廓内作适合外形的纹样组织形式。因此,外形轮廓便决定着适合纹样的造型、变化和布局。
形体适合的外形有两种类型:一类是抽象的几何形(如三角形、方形、圆形、菱形、多角形等);另一类是具象的自然形(如化形、果形、器物形等)。形体适合的组织形式又有对称式和平衡式两种:
1.对称式
对称式也称均齐式,是一种规则而整齐的组织形式。纹样的组织是采用上下或左右对称,或作四周的对应等分配置等格式。其特点是结构严谨、均匀,形式庄重、大方。
对称式的适合纹样,构成的骨式有以下几种:
48(1)直立式:是以中心轴为对称轴,作左右对称的直立状纹样。这种骨式要避免呆板,要在对称中求变化,可进行相向对称、相背对称、中心对称等不同形式的选择与处理(图5-6)。
图5-6 直立式适合纹样
(2)辐射式:是指构成的纹样都带有一定的发射方向性。向外辐射所组成的纹样称离心式;向内辐射所组成的纹样称向心式;把离心式与向心式相互结合在一起则称为综合式。
辐射式的构成骨式主要是由方向来加以区别的。由于是由几个等分的小单位组合而成,所以其构成形式比直立式更显得生动和富于变化(图5-7)。
离心式 向心式 综合式
图5-7 辐射式适合纹样
(3)转换式:是指在一个几何形的轮廓内,将两个相同的纹样作调换方向的排列构成。构成形式有上下方向的转换和左右方向的转换。其特点是方法简便,纹样统一,富于变化。如在转换中能形成相互穿插衔接则更显生动大方,具有形式美感。(图5-8)。
图5-8 转换式适合纹样
(4)回旋式:这种形式与辐射式相似,其纹样也具有方向性,但它的方向是采用运动形态向四周旋转。回旋式是模仿风车、螺旋桨、车轮等运转规律而组成的一种形式。回旋式适合纹样大多为曲线构成,因此也最易取得生动而优美的图案装饰效果(图5-9)。
图5-9 回旋式适合纹样
2.平衡式
平衡式又称均衡式,是一种不规则的自由格式。它是根据力与量的均衡法则,使纹样保持一定的平衡状态,借以取得灵活而优美的变化效果。平衡式的特点是变化多样,不受拘束,题材丰富,用途广泛。
平衡式适合纹样的组织形式有变形适合与添加适合两种类型。
(1)变形适合:是将纹样形象作拉长或缩短、成方或就圆的进行变形处理,使构成的纹样能和外形轮廓相吻合(图5-10)。
(2)添加组合:是在纹样中添加其他相同或相异的纹样,使其重新组合成与外轮廓相吻合的有机整体(图5-11)。
以上两种组织形式,不管是适合哪种外形轮廓,都要使其具有鲜明的适合纹样特征和独立的装饰美感;使适合纹样伸展自如、添加得体,在不失物象典型特征的前提下,达到变化与统一的完美结合,这样才能使构成的适合纹样结构完整、严谨稳定、具有装饰美感。
(二)角隅适合
角隅适合是指纹样的构成要与角的形状、角隅的部位相适合。由于纹样是装饰在形体的转角部位,所以又称其为角花。
角隅纹样的特点是在角形之中发展变化。它既可以单独使用,也可以与边缘纹样配合使用;既可以装饰在形体的一角,也可以装饰在形体的多角;纹样的构成形式与大小可以是相同的,也可以是不同的。
角隅纹样的应用也很广泛,如床单、地毯、毛巾、手帕、服饰、刺绣、剪纸、建筑装饰等,常用角隅纹样进行装饰。角隅纹样的运用要根据需要而定,注重整体关系上的装饰效果。
角隅纹样的组织方法基本上与形体适合纹样相同,表现为对称与平衡两种类型。(图5-12)。
(三)边缘适合
第五篇:基础图案教案
《基础图案》教案
——中原工学院服装学院 潘苗
● 教学目标与要求
1、本课程的教学目标是通过学习使学生能够运用形式美法则,寻找启发思维方法,丰富想象力,培养对图案设计美的感知能力,发挥主观能动性,从构图变化到用色处理到空间布局等方法中获得对形式美的认知。
2、要求学生了解并掌握色彩、构成规律等知识,并熟练运用这些法则与基础知识。
● 教学内容
第一章 概论(1学时)
(一)图案的含义
图案是一种装饰性的艺术,更是具有装饰性和实用性相结合的特点的一种美术形式。
1、图案的特征
图案是一种装饰手段,它通过艺术手法,把生活中的装饰需要,用图案的语言(装饰的造型、装饰的构图和装饰的色彩)描绘出来。其特征就是把人们生活的观察、愿望、理想和自然美,以丰富的想像力和浪漫象征的手法,再通过它特有的形式与色彩,装饰成理想化的图像表达出来。
2、图案的三要素
造型、色彩及构图,构成图案的三要素,也是学习图案的三个关键。三者之间酌相互联系,决不是一朝一日之功所能掌 握的,而是需要具备丰富的装饰知识和熟练的装饰技巧,才能为学好专业设计打下良好的基础。
(二)图案的基本功
1、图案的来源
2、图案的造型
3、画图案的“三化”
还要注意到图案的构图形式和色彩的运用,更要精通图案的“造型的程式化”、“色彩的装饰化”、“构图的理想化”。
4、图案与绘画的区别
图案不同于绘画。图案,从造型、色彩到构图,都极其重视形式美的运用。而绘画则是对造型、色彩、构图均要重视形象的真实和再现。装饰性构图的需要,制约着图案的造型、色彩和构图。在传统图案设计与创作中,大多强调“因地制宜,依材取势,论质施艺,量题定格”。
5、画图案的途径
6、图案是创造性的劳动成果
第二章图案的形式法则(1学时)
(一)图案的形式法则(二)图案的构成形式
1、变化与统一
2、条理与重复
3、对称与均衡
4、对比与调和
5、节奏与韵律
6、安定与比例
7、统觉与错觉
第三章图案的写生与变化(0.5学时)(一)图案的语言
1、观察对象与表现对象
2、熟悉和掌握自然的规律(二)写生的方法
1、线描写生方法
采用勾线的方法,注意形象特征、规律的描绘。可以从整体到局部,也可以是对局部或组部的描绘。此法多适于用铅笔、钢笔和毛笔为好。
2、淡彩写生方法
淡彩写生方法是在线描的基础上,使用铅笔和钢笔进行深入和概括的描绘,而后再用冲淡的水彩,施以与写生对象相符色彩的画法。设色以概括、清新、准确为佳。此法可以用于花卉、风景、人物的写生。
(三)图案的变化手法
1、去繁的手法
2、夸张的手法
3、求全的手法
4、组合的手法
5、巧合的手法
6、寓意的手法
第四章图案的造型(0.5学时)
(一)图案造型的特点
图案的造型受物质材料、工艺程序、实用功能等条件的约束和限制。这些约束和限制,形成了图案不同的造型特征。自古到今,人们对生活日用品尚未满足,就结合工艺程序的特点进行装饰。反过来这一装饰又成了产品的需要。如编织图案的几何形状的造型,民间剪纸、刻纸的造型,印纹陶器拓印的造 型,蓝印花布的版雕的造型„„就是善于因材施艺的结果。
(二)典型的图案造型
1、人物的图案造型
2、动物的图案造型
3、花卉的图案造型
4、风景的图案造型
5、龙凤的图案造型
第五章图案的基本构成形式(1学时)
(一)图案的基本骨架构成(二)图案的单独构成
1、对称式
2、均衡式
(三)花卉图案的对称式与均衡式
第六章图案的构成(1学时)
(一)图案的适形构图(二)图案的连续构图
1、二方连续构图
2、四方连续构图(三)综合构图
1、格律体装饰构图
2、平视体装饰构图
3、立视体装饰构图
4、组合体装饰构图
5、透视体装饰构图
第七章图案的色彩(1学时)
(一)色彩的属性(二)色彩的组合(三)色彩的分类
1、同类色
同类色——同一色相,分成不同明暗、冷暖层次的色彩,配合成有机的主色调。色彩倾向明确。
2、邻近色
邻近色——两个色相相近的配合,即黄与绿及其中间色、红与橙及其中间色的配合。色彩的明暗变化,不能过于接近,要有一定色阶变化,以免出现层次不清,或主题不突出。
3、对比色
对比色——把对比鲜明、明暗强烈的色相,相互并列而成的配合。例如红一绿,橙一蓝,黄一紫的并列组合。在分类配合之中要注意色彩的饱和度及分割比例要适度,以达到调和统一。
4、含灰色
含灰色——由灰色,或以黑与白相混合的不同明暗度的灰为主色调,加入少许上述不同分类的色相组合的各色相,使之带有某色相的含灰倾向,并保持较低纯度的含灰色调。
(四)色彩的调和
1.加强主题,利用不同色块的不同处理起衬托作用,以大色块为主题穿插其中。
2.运用中性色——金、银、黑、白、灰来凋和画面。
3.增加共同色素,如在黄、绿、红、蓝、紫各色中均加以浅灰,则五色趋于调和;或各色中加黄,逐渐偏黄而调和。
4.拉开差距,使色阶变化减弱,形成推移渐变,减弱矛盾色彩的对比而趋于调和。(五)色彩的配置 1.注意色彩的变化 2.重视色调的整体感 3.注意平衡与分割
4.强调配置的重点和节奏(六)色彩的心理作用
(七)图案色彩的表现技法
由于图案设计要适应各种不同的生产工艺条件、产品、材料特点等的要求,所以图案色彩的表现技法也不同,常用的图案色彩表现技法也就多种多样,一般有以下八种技法。1.平涂法
平涂法是运用单色平涂或书法用笔来表现出图案的造型,或采用多种多样的色彩来表现色彩变化与层次关系的。2.点绘法
点绘法是以大小不同的、有规律或无规律的点,来表现图案的造型、结构、层次与空间处理的一种方法。3.勾线法
勾线法是用笔勾线来表现图案的造型特征的。常采用均匀的、粗细的、起伏的、变化的线条来表现图案。4.渲染法
渲染法是在图案中运用国画工笔的方法,以单色和多色进行渲染的技法。用颜色来表现图案造型的明暗、光润、色泽等特点。5.干笔法
干笔法是运用浆彩、笔触、撇丝的手法,表现图案造型的质感与层次的变化。6.喷染法
喷染法是运用喷色工具,采用渲染、退晕的方法,造成和谐的特殊效果,使画面显 得光润、柔和的表现技法。7.退晕法
退晕法大多是以同类色和相近色,进行深浅推移色阶的方法,来表现和谐、统一的节奏感。8.立粉法
立粉法是以平涂和退晕两种手法为基础,而后用立粉进行勾线,使之呈现凹凸起伏的特殊效果,再加以金、银勾填,获得富丽堂皇效果的一种技法。
花卉及植物的线描
临摹和写生练习(6学时)
(在教师指导下完成2-3张线描作品)
作业讲评
黑白图案创作训练一(6学时)
(在教师指导下完成2-3张原创作品)
黑白装饰画创作训练一(4学时)
(在教师指导下完成1张原创作品)
作业讲评
彩色适合纹样创作训练(4学时)
(在教师指导下完成1--2张原创作品)
彩色二方连续纹样创作训练(4学时)
(在教师指导下完成1--2张原创作品)
彩色装饰画创作训练(4学时)
(在教师指导下完成1张原创作品)● 教学方法手段
1、课程采用理论联系实际的授课形式,采用作品分析、示范等各种辅助手段,增加学生感性认识,启发思维,提高动手及应用能力;
2、鉴于本专业的特殊性,该课程采用考勤加平时作业成绩综合打分的形式来考查学生的掌握情况。
●
主要参考文献
《现代家用纺织品的设计与开发》 龚建培主编 中国纺织出版社 《纺织品艺术设计》
崔唯等编著 中国纺织出版社 《现代纤维艺术设计》
朱尽晖编著 陕西人民美术出版社 《织物手绘艺术》
裘海索著 中国美术学院出版社 《图案》
崔栋良著 中国纺织出版社
●
复习思考及作业要求
l.什么叫图案? 2.怎样区分适合纹样、二方连续、四方连续? 3.花卉及植物的线描 临摹和写生练习
(在教师指导下完成2-3张线描作品)黑白图案创作训练一
(在教师指导下完成2-3张原创作品)黑白装饰画创作训练一
(在教师指导下完成1张原创作品)彩色适合纹样创作训练
(在教师指导下完成1--2张原创作品)彩色二方连续纹样创作训练
(在教师指导下完成1--2张原创作品)彩色装饰画创作训练
(在教师指导下完成1张原创作品)
● 教学小结
课程名称:基础图案 Basis of pattern 课程编号:0731047 专业:艺术设计专业 班级:
学分数:2.5学分 总学时数:34学时
理教周数:1-7周 共计七周
通过学习学生能够运用形式美法则,寻找启发思维方法,丰富想象力,培养了对图案设计美的感知能力,发挥其主观能动性,从构图变化到用色处理到空间布局等方法中获得对形式美的认知。了解并掌握了色彩、构成规律等知识,并能够熟练运用这些法则与基础知识。达到了教学目的,教学效果良好。