第一篇:美术鉴赏复习参考资料
高中美术鉴赏复习参考资料
1. 美术作品图象的构成要素主要有那些?
答:美术作品图象的构成要素主要有:点、线、面、体积、色彩、明暗、构图、肌理(举例:罗中立的《父亲》
2. 美术作品中图象的组织原理有那些?
答:美术作品中图象的组织原理有多样统一、对比与和谐、对称与均衡、节奏与韵律(见第3页图
1、图
2、图4)
3. 美术作品的表现形式有那些?
答:美术作品的表现形式有具象、意象、抽象三大类。
具象美术作品的图象对应与客观物象,往往画得比较真实
(如:罗中立的《父亲》)
意象美术作品不拘泥于物象的真实再现,美术家的情感认识是最重要的(如:梁楷的《李白行吟图》、朱耷的《荷石水禽图》)
抽象美术作品的图象不能对应于客观世界,作品来自于美术家的主观世界。(如:中国的草书、康定斯基的《即兴之三》)
4. 中外古代重要作品解析
第二篇:古诗词鉴赏复习资料
古 诗 词 鉴 赏 复习资 料
陈保侯
2008.10 高考考点:
1、鉴赏古诗词的形象;
2、鉴赏古诗词的语言;
3、鉴赏古诗词的表达技巧;
4、评价诗歌的思想内容和作者的观点态度;
专题三:鉴赏古诗词的表达技巧
表达技巧有多种分类,这里把它分为抒情、描写和修辞三种。
(一)抒情
1、借景或借物抒情(间接抒情)
把自己所要抒发的情感,表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发。景物:松、竹、菊、梅、柳、沙漠、大道、边关、落日、夜月、清风、细雨、微草等,都是诗人借以抒情的对象。
例:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”借原上草的顽强抗争,抒发自然规律不可抗拒及野草顽强生命力的感叹。
2、寓情于景,情景交融。(间接含蓄抒情)将感情融合在特定的自然景物或生活场景中。
例:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”(对国家忧感,对亲人思念。)
“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润为细无声。”饱含者对春雨的喜悦之情。
3、直接抒情,也叫直抒胸臆,是一种不要任何“附着物”,作者直接对有关人物、事件表明爱憎态度的一种抒情方式。
如:杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“大庇天下寒士俱欢颜”“呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”,直接抒发诗人甘愿为天下寒士的幸福而牺牲自己的高尚情操。陈子昂《登幽州台歌》“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”全诗以慷慨悲凉的调子,直接通过登幽州台表达了诗人功业难就、空怀壮志的悲愤和失意苦闷的情怀。
4、托物言志
对物品的描写和叙述,表达自己的志向和意愿。最常用的有比喻、拟人、象征等写作手法。如于谦的《石灰吟》。
5、托物寓理
哲理诗。如:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来。”(朱熹《观书有感》)
如:“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。”(《晚春》 韩愈)问:后两句令人咀嚼,有景有悟,请简述你的理解。答:杨花榆荚虽缺色少香,却勇于创造,形成“漫天雪飞”的美景,给春天增色。寓含这样的哲理:缺乏才能的人,只要勇于创造,也能成就辉煌的事业。
6、用典抒情
援引史实,使用典故。用典:增加内容的丰富性,增加表达的生动性和含蓄性,可收到言简意贬,耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。如:辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》用五个典故:孙权、刘裕、刘义隆、佛狸、廉颇。
7、叙事抒情
《琵琶行》 《兵车行》 《茅屋为秋风所破歌》
8、借古讽今(讽喻诗)
《兵东行》《永遇乐·京口北固亭怀古》
9、以乐景衬表情或以哀衬乐
如:《寒食》孟云卿“二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。贫居往往无烟火,不独明朝介子推。”
(二)描写
1、渲染
国画一种方法,在需要强调的地方,用水墨或淡的色彩涂抹画面,以加强艺术效果。这种加浓形象的方法就是渲染。诗歌中指对环境、景物等作多方面正面描写形容,以突出形容。例:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”(《问刘十九》白居易)析:前三句,诗人尽情渲染,自己新酿出的美酒,微黄绿色,上面还有些悬浮物,细如蚁;那酒正在红泥抹的小炉上温着,天快黑了,又要下雪了。经过一番渲染,最后一句发问,也就水到渠成,得到突出。
2、烘托
国画技法。用水墨或色彩在物像的轮廓外涂抹,使物像明显突出。诗歌中指从侧面着意描写,作为陪衬,使所要表现的事物鲜明突出。正面渲染,侧面烘托。
举例:①“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。幸有微吟可相狎,不须檀板共金樽。”(《山园小梅》
林逋)
问:这首诗表现了梅花的高洁和自己的喜爱之情,是如何表现的? 答:正面描写和侧面烘托。
首、颈联写梅花生活的独特环境,不同凡响的性格和引人入胜的风韵。颔联写霜禽和彩蝶对梅花的喜爱,烘托自己的喜爱。
尾联说只有诗人的低声吟可以与之相配,用不着世俗的歌舞宴饮来作伴,表达梅花的高洁和自己的喜爱之情。②《陌上桑》借“行者”“少年”等的反应来烘托秦罗敷惊人的美。
③“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”烘托(琵琶声美妙动听,引人入胜;“去来江口守空船,绕船月明江水寒”“春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾”,烘托琵琶女凄凉孤独,悲伤的心情。
3、衬托(以动衬静,以乐衬哀,以哀衬乐)
利用事物间相近似的或对立的条件,用一些事物为陪衬,来突现所要表现的文物。相似——正衬 相对立——反衬 例:
①“旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然?故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。”(《除夜作》高适)
析:不直接写自己思念故乡,而写故乡亲人思念自己,借此衬托自己的思乡之情,抒发得婉曲含蓄。“寒灯”的字渲染了旅馆的清冷和诗人内心的孤寂,描绘出孤寂冷清的意境。②反衬:“朱门酒肉臭,有冻死骨。”“蝉噪林愈静,鸟鸣山更出”“月出惊山鸟”(以闹衬静)
③“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。庭树不知人去尽,春来还发旧时花。”(《山房春事》 岑参)“江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”(《台城》 韦庄)注:梁园,西汉梁武帝所建设,曾盛极一时。析:前诗以春花反衬梁园之萧条;后诗以烟柳反衬古城的空寂
4、抑扬
把贬抑(否定),赞扬(肯定)的方面同时说出来,只强调突出其中一方面,达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。方式:先扬后抑 先抑后扬,欲扬先抑 欲抑先扬。李商隐《贾生》(贾生,指贾谊,被驱逐的臣子)
宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜半夜虚前席,不问苍生问鬼神。
析;汉文艺帝在宣室夜如愿风曾被驱逐的臣子贾谊,“求贤访逐臣”写文帝求贤心切,“更无伦”写贾谊才华出众,这是扬。但汉文帝并不是听取什么治国安民的大计,他感兴趣的只是鬼神之事,这足以证明他政治上的昏愦无能,这是抑。
5、对比,照应
对比又叫对照,就是把对立的事物,前后相叙,比增强艺术效果。例:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”
析:霜天、残月是冷色,江枫、渔火是暖色,色彩对照。霜天的明亮与渔火的明亮对比,霜天的清淡与的残月的朦胧对比,这些对照营选出一种孤寂、飘零的意境,增强了感染力。照应,指对前后所写的作必要的回答。例略。
6、虚实结合又叫联想和想象
朦胧、模糊性,留下想像余地。实中有虚,虚中有实,虚实相生。实: 有据 客观 具体 显者 当前 已知 虚: 无据 主观 抽象 隐者 未来 未知
例:将发(李贺)“东床卷席罢,护落将行去。(实)秋白遥遥空,月满门前路。(虚)” 析:诗人收拾停当,即将登程。那么前路如何,诗人心中又在想什么,这层意思没有直说,诗人是写了眼前的景:秋色空旷辽远,弥天漫地;月光如水,洒满路途,似手没有尽头。(表达前途的迷惘,羁旅的漂泊无依之情)(间接抒情,寓情于景,这种写法又叫以景结情。)又如:从军行(其一)王昌龄
琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。
析:边愁叫不尽,散不去,该如何呢?诗人岩开一笔,转入景物描写,忽然出现一个月照长城的莽莽巷巷的景象,融情入景,以景结情,使诗情得到升华。而这一意境的创造,使诗歌中的思想感情,表达得含蓄而深刻。
7、动静结合 以动衬静
“明月松间照,清字石上流。竹林归浣女,莲动下渔舟。”(以动衬静)“星垂平野阔,月涌大江流”(一动一静,雄浑开阔)此例很多,不一一列举。
8、多角度描写(由远近、上下、远望、近观)
(三)修辞
比喻、比拟、夸张、对偶、排比、反复、互文、1、赋比兴
赋:是直接陈述事物的表现手法。宋代学者朱熹在《诗集传》的注释中说:“赋者,敷陈其事而直言之也。”
比:是用比喻的方法描绘事物,表达思想感情。刘勰在《文心雕龙·比兴》中说:“且何谓为比也?盖写物以附意,扬言以切事者也。”朱熹说:“比者,以彼物比此物也。”
兴:是托物起兴,即借某一事物开头来引起正题要描述的事物和表现思想感情的写法。唐代孔颖达在《毛诗正义》中说:“兴者,起也。取譬引类,起发己心,诗文诸举草木鸟兽以见意者,皆兴辞也。”朱熹更明确地指出:“兴者,先言他物以引起所咏之辞也。”如《诗经》中的《关雎》《桃夭》等篇就是用“兴”的表现手法。这三种表现手法,一直流传下来,常常综合运用,互相补充,对历代诗歌创作都有很大的影响。例:桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!
桑之落矣,其黄而陨。自我租尔,三岁食贫。
析:以桑为兴,先言桑树的叶子落与未落的情况。先言他物,引起所咏之词——自己的处境遭遇。同时桑,又是比喻,喻青春美丽和年长色衰。
2、象征
借用某种具体的形象的事物暗示特定的人物或事理,以表达真挚的感情和深刻的寓意。
3、夸张
夸张。就是把所要描绘的事物放大,好像电影里的“大写”“特写”镜头,以引起读者的重视和联想。李白的“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”(《赠汪伦》)“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”(《望庐山瀑布》),其中说到“深千尺”“三千尺”,虽然并非事实真相,但他所塑造的形象,却生动地显示了事物的特征,表达了诗人的激情,读者不但能够接受,而且能信服,很惊喜。然而这种夸张,必须是艺术的、美的,不能过于荒诞,或太实、太俗。又如“白发三千丈,缘何似个长”“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回;君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”(李白)
“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”《秋夜将晓出篱门迎凉有感》(杜甫)
4、互文
上文里省了在下文里出现的词,下文里省了在上文出现的词。相互成文,合而见义。特点与作用:语言明快,结构工整,声韵和谐,节奏明快。
如:①“当窗理云鬃,对镜贴花黄。”(当窗对镜理云鬃,当窗对镜贴花黄。)
②“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”(长城在秦汉时修筑,故谓“秦汉时明月秦汉时关”。关,关塞,这里指长城。)
5、用典
古人常用典故,或鲜明强烈,或含蓄曲折地表达自己的思想感情。运用典故既能使语言精练,又增加内容的丰富性、表达的生动性和含蓄性,另一方面也给读者的理解增加了一定的难度。
用典的方法有明用、暗用、正用、反用、借用等种类。读者从字面上一眼可辨的,是明用;字面上与上下文句融合为一,不细察则不知为用典的,是暗用;正用指典故的含义与作者所要表达的意思一致;反用则是从反面来阐发典故的意思,即反其意而用之;借用是借典故的字面来表达与典故实际无关的事物。但要懂得常见的典故,如“酾酒临江,横槊曹公”、“紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风”、“南阳卧龙,成名八阵图中”,这三个典故涉及到的历史人物依次是曹操、孙权、诸葛亮。还有如“武陵人”、“廉颇老矣”、“青衫司马”、“豆蔻词工”、“封狼居胥”等。
举例说明:如《滕王阁序》中,“冯唐易老,李广难封”是明用,“酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢”是暗用,“孟尝高洁,空余报国之情”是正用,“阮籍猖狂,岂效穷途之哭”是反用,“接孟氏之芳邻”是借用(它不是说“择邻而居”或比喻母教等意思,而是表示自己很高兴能与参加宴会的各位嘉宾结交)。毛泽东《水调歌头·游泳》“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。”“巫山云雨”这个典故在毛泽东笔下,不是指男女艳情,而是借指长江上游的洪水,用来展望祖国水利建设的前景,就是古为今用、化腐朽为神奇的典范。王维《山居秋暝》的尾联:“随意春芳歇,王孙自可留”,意思是,春草就随着它的意愿衰败吧,这里的秋色实在耐人寻味,“我”还是愿意留在山中。即反用了《楚辞·招隐士》的话,“王孙游兮不归,春草生兮萋萋„„王孙兮归来,山中兮不可以久留”。诗人招而不归,甘心隐居山林,其情可圈可点。一般来说,反用比正用更耐人寻味。
例1:阅读下面一首诗,然后回答问题
喜见外弟又言别(李益)
十年离乱后,长大一相逢。问姓惊初见,称名忆旧容。别来沧海事,语罢暮天钟。明日巴陵道,秋山又几重。
问题:“别来沧海事”中的“沧海事”是什么意思?作者是怎样“言别”的?
【分析鉴赏】:此题的置疑角度是考查鉴赏古代诗词的运用典故的艺术。这里的“沧海事”化用了沧海桑田的典故,表现了十年间个人、亲友、社会的种种变化,同时也流露出了作者对社会**的无限感慨。诗中作者没有使用“离别”的字样,而是想想出一幅表弟登程远去,在深秋时节奔波于重山阻隔的巴陵道上的情景,表现“后会难期”的惆怅心情,跟首句的“十年离乱”相呼应。
例
2、阅读下面的唐诗,回答问题:
塞下曲(李白)
五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。哓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。
问:①诗歌表现了怎样的思想感情?②简要评析一下本诗的表现手法?
答:这首诗表现了作者对戍边战士的赞扬和战士杀敌报国的决心。手法是反衬和用典。用典,就是指用“折柳”一典。所谓反衬,在本诗中有两处: ①用环境的荒凉来反衬战士的杀敌报国的英勇精神。②用战士的思乡之情来反衬战士的戍边为国的情操
6、比喻
如:写瀑布:“千古长如白练飞比喻”,生动地写出瀑布的色彩和形态。又如“千里澄江似练”:“春来江水得如蓝” 7.比拟
刘勰在《文心雕龙》一书中说:比拟就是“或喻于声,或仿于貌,或拟于心,或譬于事。”这些在我们前面列举的诗词中,便有许多例证。比拟中还有一种常用的手法,就是“拟人化”:以物拟人,或以人拟物。
8.借代
就是借此事物代替彼事物。它与比拟有相似之处,但又有所不同,不同之处在于:比拟一般是比的和被比的事物都是具体的、可见的;而借代却是一方具体,一方较为抽象,在具体与抽象之间架起桥梁,使诗歌的形象更为鲜明、突出,以引发读者的联想。这也就是艾青所说的“给思想以翅膀,给感情以衣裳,给声音以彩色,使流逝变幻者凝形。”
9、双关
词句有字面含义,又有隐藏含义,一语双关,传情委碗而含蓄。
如《西洲曲》 “采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。置莲怀袖中,莲心彻底红。”
析:女子采莲,若有所思地拿着莲子把玩;清香的莲子使她想起所爱的人,不由珍惜地置莲怀袖中。这首诗用谐音双关的手法,写一位女子对情郎的执著相思。如“莲子”之谐“怜(爱)子(你)”,“莲心”之谐“怜(爱)心”,“清如水“说其情,纯洁如清水,“彻底红”说爱得相为浓烈。这就使诗歌显得含蓄委婉。
古诗词鉴赏三:表达技巧(答题模式)提问方式:这首诗用了怎样的表现手法?
提问变式:请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法,表现手法),诗人是怎样抒发自己情感的?有何效果? 答题步骤:
(1)准确指出使用了何种手法;(2)结合诗句阐释这种手法的具体体现;(3)此手法传达诗人怎样的感情.答题关键:必须熟悉一些常用的表现手法;表现手法说错了,后面答题“满盘皆输”。例:“露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。“(《早行》 陈与义)
问:此诗主要运用了什么表现手法?有何效果? 答:主要运用了反衬手法(第一步)。
天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗。“草虫鸣”反衬出环境的寂静。(第二步)
两处反衬都突现出诗人出行之早,表现出诗人由早行飘泊而引起的孤寂寂寞之情。(第三步)
又如《三维设计》登金陵凤凰台(李白)
“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。
[注]①此诗作于天宝年间,作者被排挤离开长安,南游金陵时所作总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”
问:分析尾联的修辞效果及表达的思想感情。答:运用了比喻的修辞手法。(第一步)“日”喻帝王,“浮云”喻小人。(第二步)这种比喻含蓄地表达作者的思想感情。(第三步)
表达皇帝受奸臣蒙蔽而自己报国无门的的伤痛,抒发了忧国伤时的情怀。(第四步)例.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。
春行即兴
李华
宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。
芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。
(1)这首诗的三、四两句运用了哪种修辞方法?请具体说明。
(2)古人在谈到诗歌创作时曾说:“作诗不过情、景二端。”请从“景”和“情”的角度来赏析这首诗。
〔简析〕(1)修辞方法:对偶。“芳树”对“春山”,“花”对“鸟”,“自落”对“空啼”。
(2)这首诗写了作者“春行”时的所见所闻:有草有水,有树有山,有花有鸟,可谓一句一景,且每个画面均有特色。但诗又不是纯粹写景,而是景中含情,情景交融。诗中“花自落”、“鸟空啼”之景都显出了山中的宁静,从中更透出一丝伤春、凄凉之情。
第三篇:美术鉴赏
美 是 一 种 体 验
系
院:生物与化学工程学院
专
业:化学工程与工艺
姓
名:蔡晓亚
学
号:105010640030
上课时间:周日7-8节
什么是美?如果说要给美下一个确切的定义,我觉得是很难表达出它的神韵和内涵的。美是我们内心深处的最美好的东西,她是柔软的,她是无法言状的,只要我们用心去体会,我们就会体会到很多很多的美——大自然的美、人性的美、艺术的美、心灵的美、语言的美、意境的美······就像卡西尔说的“美的品格和本性根本不需要任何复杂而难以捉摸的形而上学理论来解释,美就是人类经验的组成部分”,是一种思想上的回归。
我是觉得,欣赏美和判断什么是美是一个人的本能,就像我觉得人本能是好奇的,喜欢未知的是一样的。我很想了解其他人是怎样看待美,分析美,特别是那些先哲们是怎样讨论美的,比如论语上关于美的经验的那句话,说一个人要先学诗,再学礼,可理解为先用最单纯的方式领会美,再知道规则,结合西方对美学的看法,我觉得很精妙。
柏拉图的理念论我以前有些了解,只是没有看过他对美的看法著作中的原话,他说美的背后有美的理念,我很早就赞同这种方式;当然他的理念论本身就是一个创举,在罗素看来,至少一点是现在都在用的,就是一个事物和其形式是不同的。
爱与美的关系,很多人都想过吧,因为美才爱,还是因为爱才美,我觉得对于亲历的具体事物这要是想清楚了,心理上会有踏实和深刻的感觉,然而却远离了最初的、单纯而美好的、最真实的东西,是可惜的——有很多事情都是知道的越多就越不好。是否得不到的东西,才想拼命追求;得到了反而放弃?人有很多天生的缺陷,是他自己无法克服的,这点可能就是吧。
说花红和花美从词性来讲是一样的,红是表达事物性质的形容词,美是表达主体情感的感叹词,表达花红时说红,表达花美时却可以说“啊”,一个“啊”字表达了对花的无以言表的赞美,我觉得非常贴切。
美是无处不在的,在漫长的历史中,各个时期的美术都具有鲜明的色彩,各个艺术家们用他们独特的体验展现他们对美的认识,并将他们眼中的美记录、流传下来让后人们品评、欣赏。
在中国传统文化积淀中的美术家们用他们的智慧创造出一幅幅精美绝伦的作品,用他们的体验阐释对美的理解。中国封建时代的人物画家中最著名的当推东晋顾恺之,他的《女史箴图》用笔如春蚕吐丝,紧动连绵,循环超乎,格调逸易,风趋电疾。唐代张宣的《捣练图》描写贵族妇女的风俗画。阎立本的《步辇图》描写文成公主与松赞干布这一汉藏两族通婚的史实。五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》则描写纵情声色的贵族生活。另一幅杰出的作品是宋代张择端的《清明上河图》,他把汴河的繁华景象构成长卷格式的风俗画,汴河上的各种人物、景物无不具体而生动,真实的展示了当时的社会生活风貌,对古代工程技术也做了正确的描画,在绘画史上具有重要的价值。自南朝开始出现专门从事山水画的画家宗丙、王微,其后又有唐代张藻,把山水画又推进了一步,他们还都写下了山水画论,从此山水画在东方持续发展,直至今日。自五代以后则及其丰富,如荆浩的《国庐图》,关全的《关山行旅图》、《山溪待渡图》,董源的《潇湘图》;宋代巨然的《万壑松风图》、范宽的《雪景翰林图》、元代黄公望的《富春山图》等不列盛举。这些山水画都有博大与精微相结合的特色,体现着东方的上水美学观。画鸟画家有五代的黄荃、徐熙,宋代的赵佶、翟白、赵昌等。自汉魏发展起来的石窟壁画,以敦煌莫高窟为最盛,题材属宗教内容,但也不同程度的反映着时代思想和现实,显示出中古时代中国美术家的丰富想象力和创造才能。元代以后,文人画形成了中国美术史上的一个庞大而重大的一个支脉,实际上成为主流,他的流风余韵至今还有很大的影响。文人画强调画家要有画外功,即文学修养。宫廷美术,宗教美术,和文人画中有许多艺术的精华,具有很高的审美价值,是民族的精神财富。如此多的美术文化财产创造出了中国美术史的辉煌。从中我们不难发现,其实这些美术或者说艺术作品都是作者通过自己的体验展现出来的,这样的作品给人的美的感受是生动可感的,让欣赏这些艺术的人们能带着自己的体验进入其意境中感受艺术之美,寻找自己的体验和美。
对于我来说,我不像那些哲学家或者诗人那样对美有深刻的理解,但是我相信美是一种体验,只有自己体验了,自己才会有自己的认识和体会,才会对美有一定的认识和理解。下面我就谈一下我对一些没美的体验、认识以及理解。
曾经见过这样一副画,苍白的流水,苍白的雾,还有雾中若隐若现苍白的树木,这样一副画,给你的或许是平淡的心境,可是入眼的那一刻,你难道不是震撼着的吗?在那一片苍茫中,你的灵魂你的所有悲欢在那一刹那间凝聚,然后淡开,就像那苍白的远山近水一样,慢慢晕开一片心的芬芳和涟漪。若非如此,它又如何进入你的心呢?所以是灵魂的触及还是视觉的流连,在乎你的心有多深入。就要看你的体验有多深,是否全身心的如入那种美的意境中。
我认为,大红大紫不仅仅只是火爆和性感,还有自信和智慧在里面。更甚者,你可曾体会到一个红衣女子渴望被安抚的软弱?红色是强有力的色彩,是热烈、冲动的色彩。约翰.伊顿教授描绘了受不同色彩刺激的红色。他说:在深红的底子上,红色平静下来,热度在熄灭着;在蓝绿色底子上,红色就像炽烈燃烧的火焰;在黄绿色底子上,红色变成一种冒失的、莽撞的闯入者,激烈而又寻常;在橙色的底子上,红色似乎被郁积着,暗淡而无生命,好像焦干了似的。教授的见解是源于他深刻的体验,正因为他有深刻的体验,他知道什么是真正的美,怎样去正确理解美,而不是停留在表层的认识。
以前见过一张照片,是一轮红日悬在山峰之上。有人说是朝阳,有人说是夕阳。我却坚持说是朝阳。他们断言是因为我内心喜欢朝阳的,所以才会主观臆断。其实是以为我觉得那轮红日太热闹了,没有夕阳的那份宁静致远。即使是在寂静的破晓,可是那份未经受雕琢和世俗的红,还是太热闹了。我是喜欢夕阳的,喜欢“一场愁醉酒醒后,夕阳却照深深远”的那种恍若隔世的淡然和出尘。也喜欢浓夏的傍晚,红日点燃滚滚红尘的爱和幸福,一切存在都变得珍贵,火一样的燃烧俗世,生命变得热烈而深刻。不过,我最喜欢的应该还是橘黄色落日。安静的,温柔的,像慈悲而悲伤的母亲,深情的凝视时间下的牵挂,为时间的所有存在和消失祈祷。这就是我的体验、我的感受,因为体验不同,所以认识不同,所以对美的事物的认识见解也就不同,但是那又有什么关系呢,美就是一种体验,我们可以有自己不同的认识,无需为了迎合别人而不忠于自己的体验和感受,只有我们忠于自己的体验和感受,这样的美才是真正的享受!
对于梵高,大家一定都不陌生,但是你知道他的金黄吗?以前我不明白他的向日葵为什么那么受欢迎,但是,看过他的大部分作品和听过他的平生之后,至少,我有了自己的理解,或许还是主观的吧。可是当我看到他的那一大片金黄之后,突然很感动,也觉得伤心。我想,梵高不停地,不停地用大把的金黄色来描绘他见到的一切,其实就是因为他追求一种存在的感觉。作为一个艺术家,不断地失败让他失去了存在的理由,可是作为一个热爱生命的人,他努力为自己争取更多的存在感。他把自己的一切都赋予了新的色彩,其实是因为他在努力平衡自己灰暗的世界。用金黄燃烧自己的理想和才华,用金黄装点自己干涸的世界,用金黄来填充内心的暗淡。他是那么努力地争取着,可是,当那一天,乌云满天,一个人的他一瞬间失去了积极的力量,灰暗迅速占领了他的意识。于是他挥笔画下了凌乱而纠缠的一团暗沉后自杀了。这只是我自己的理解,但是我看到了我自己想要的,这已经很好了。好的作品应该就是这样的吧,让不同的人得到自己的所需。这更加让我体会到,美是一种体验,需要自己去理解,而不是让别人告诉你美是什么,只有你自己体验了你才会真正明白什么是美,你想要的美是什么,这时你就不会在执着于美的概念于定义了,因为美没有确切的定义,不同的人有不同的理解,你想要什么样的美就需要你自己去体验!美的形态十分多样,变化无穷,其性能各异,或较为显著,或隐晦而难以捉摸,但是它总是在潜移默化之中给人造成一定的影响。每个人都可以描述个人的审美感受,对不同的审美对象做出自己的判断,得出自己的体验。
第四篇:美术鉴赏范文
略对美术作品鉴赏
今晚我们在老师的带领下,参观了美术系画展。面对琳琅满目的美术作品,我只能挑选一些给我留下印象深刻的作品进行鉴赏。
《小女孩》中的画面描绘了一个面带笑容,身着色彩鲜艳的和服,右手上有一只翩翩起舞的蝴蝶发小女孩。画中背景虽然色彩浅淡,且有大面积空白,但饱满的构图仍使画面显得完整充实。这样的构思主次有分,能使作者的主题更加突出,清晰明了。这幅画最成功的一点是以形写神,形神兼备,把人物的神情描绘的如此真实自然。观看者看了小女孩那天真无暇,甜美的笑容,自己也会不由自主地露出微笑。而且鲜艳的色彩,绘画的高雅同样是观看者的视觉享受。
其中一幅画描绘出了两个现代女子神情各异,但都望着地上,陷入遐想沉思中的情景。从画中可以看出,作者很注重人物眼神刻画,以及会利用画笔表达出人物的心理状态和内心活动。作者把两个女子的面无表情的坐在那里的情景描绘的如此淋漓尽致,惟妙惟肖。同时作者营造出一种美好境界,引发了观看者的想象联想。到底是什么导致这两个女子表情呆滞?是因对现状的无奈,还是因为对未来的迷茫。
还有一幅画以连绵不断的高耸的大山做背景,一个衣衫褴褛的小女孩的手上拿着锄头,旁边放着一个装满草的竹筐,还有一个比她还小的小男孩。小女孩用坚定的眼神望着远方。作者用有力的线条勾勒出小女孩的形象,写形传神。作者的创作意图是身处深山的小女孩并没有被周围恶劣的环境所打败,她依然对未来充满希冀,依然憧憬未来。这幅画让我们观看者一股奋发向上的力量。不管遇到什么困难,也不能失去对 未来的信心,勇往直前!
以上是我对美术作品做出的鉴赏。俗话说外行看热闹,内行看门道。要真正鉴赏美术作品,还应当了解一些美术基础知识,这是我写完这篇作文的深刻体会。
第五篇:美术鉴赏
微软中国
《中西方绘画艺术作品比较赏析》
—《中西方山水话对比》
微软用户 2014/6/11
专业:工商管理 班级:1303 姓名:蒋妍 指导老师:李雅娟
[在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。]
【内容摘要】中西方绘画艺术在观念和表现上有着差异和趋同性,通过中西方绘画作品内容、形式的对比,以及中西方艺术观念差别的简单描述,最终认识到中西方在差异和区别之上的共同目标。中国非常强调人与自然的调和,认为自然先于人类而存在,人是自然中后生的一部分;而西方则认为人是自然的主人,自然为人类而存在。这种观念的差异,表现在艺术中,就形成了不同的艺术主张,在艺术实践中,形成了不同的传统和风格。中西方世界观、艺术观等方面虽然有着差异,但毕竟是生活在同一片蓝天下的人类,必然存在着相似或共同点。一件艺术品,内容方面的因素有主题、题材等,不同的内容决定了作者采用不同的形式,同样的内容可以有不同的表现形式,而不同的内容也会有相类似的表达方式。美术史上的大量事实,展示了中西方艺术作品中形式与内容的复杂关系。美术史上的大量事实,展示了中西方艺术作品中形式与内容的复杂关系。
【关键词】中西方;黄公望;富春山居图;梵高;星空
【正文】 第一部分
在“元四家”中,若论对后代山水画发展影响最深广的,无疑是黄公望。他年资最高,直接受教于赵孟頫,从五代荆浩、关仝及北宋李成启学,所以画的品格极高。元代画家开始以纸为画本,赵孟頫的《水村图》已见干笔皴擦,元画灵动松秀的笔墨已然初具,而黄公望享年85岁,至其晚年则纸本水墨的技法已经炉火纯青。其《富春山居图》,可以说是代表其晚年风格的经典之作。
《富春山居图》始画于至正七年(1347),于至正十年完成。是元代著名书画家黄公望的一幅名作,世传乃黄公望画作之冠,以浙江富春江为背景,全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化,是黄公望的代表作,被称为“中国十大传世名画”之一。为纸本水墨画,宽33厘米,长636.9厘米,是黄公望晚年的力作。
黄公望,字子久,号一峰,工书法、通音律、善诗词,少有大志,青年有为,中年受人牵连入狱,饱尝磨难,年过五旬隐居富春江畔,师法董源、巨然,潜心学习山水画,出名时,已经是年过八旬的老翁了。黄公望把“毕生的积蓄”都融入到绘画创作中,呕心沥血,历时数载,终于在年过八旬时,完成了这幅堪称山水画最高境界的长卷——《富春山居图》。它以长卷的形式,描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色,峰峦叠翠,松石挺秀,云山烟树,沙汀村舍,布局疏密有致,变幻无穷,以清润的笔墨、简远的意境,把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致,达到了“山川浑厚,草木华滋”的境界。
明朝一位名为吴子问的收藏家得到真迹后,爱不释手,至死不能割舍,嘱咐焚烧此画殉葬。他的侄子趁他昏聩时把画抢了出去,但已经烧掉了三四成。重新裱装修补后变成了两段,前段面积为31.8×51.4厘米,后段面积为33×636.9厘米。前段画幅虽小,但比较完整,后为浙江收藏家吴湖帆所得并于解放后捐献给浙江博物馆;后段则修补较多,目前被收藏在台湾故宫博物馆。据说前段还曾与一幅伪作同时入过清宫,自诩长于画作鉴定的乾隆皇帝将伪作定为真品,实图如下:
在“元四家”中,若论对后代山水画发展影响最深广的,无疑是黄公望。他年资最高,直接受教于赵孟頫,从五代荆浩、关仝及北宋李成启学,所以画的品格极高。元代画家开始以纸为画本,赵孟頫的《水村图》已见干笔皴擦,元画灵动松秀的笔墨已然初具,而黄公望享年85岁,至其晚年则纸本水墨的技法已经炉火纯青。其《富春山居图》,可以说是代表其晚年风格的经典之作。至元四年,黄公望79岁,一次从松江归富春山居,偕好友无用禅师同行。暇日,黄公望始于山居南楼援笔作此长卷。但他经常云游在外,而画卷留在山中,只得“逐旋填札”,故“阅三四载未得完备”。无用似不放心,怕被人夺爱,便请黄公望在画中题文,明确归属。但最后何时完成,终不得而知。
清王原祁在《麓台题画稿》中说是经营七年而成,但黄公望自动笔至去世也就只有七年。一幅画画了这么多年,也称得上一奇,而二百五十年后藏者吴洪裕临终前嘱家人当面将画焚烧殉葬,而其侄吴静庵趁他弥留之际于火中夺画残卷,更是旷古之传奇。至今,我们已无法确知原卷的长度,但知前《剩山图》纵31.8厘米,横51.4厘米;后《富春山居图》纵33厘米,横636.9厘米。图绘富春江两岸秋初的景色。开卷描绘坡岸水色,远山隐约,接着是连绵起伏,群峰争奇的山峦,再下是茫茫江水,天水一色,最后则高峰突起,远岫渺茫。山间丛林茂密,点缀村舍、茅亭,水中则有渔舟垂钓。山和水的布置疏密得当,层次分明,大片的空白,乃是长卷画的构成特色。笔墨上已显然取法董源、巨然,但更为简约利落。山石的勾、皴,用笔顿挫转折,随意而似天成。将近20厘米的长披麻皴,枯湿浑成,功力深厚,洒脱而极富灵气,洋溢着平淡天真的神韵。全图用墨淡雅,仅在山石上普染一层极淡墨色,并用稍深墨色染出远山及江边沙渍、波影,只有点苔、点叶时用上浓墨,但已足以醒目。这是一幅浓缩了画家毕生追求,足以标程百代之作,无怪乎董其昌见了惊呼:“吾师乎!吾师乎!一丘五岳,都具是矣。” 第二部分:
梵高的宇宙,可以在《星夜》中永存。这是一种幻象,超出了拜占庭或罗曼艺术家当初在表现基督教的伟大神秘中所做的任何尝试。梵高画的那些爆发的星星,和那个时代空间探索的密切关系,要胜过那个神秘信仰的时代的关系。然而这种幻象,是用花了一番功夫的准确笔触造成的。当我们在认识绘画中的表现主义的时候,我们便倾向于把它和勇气十足的笔法联系起来。那是奔放的,或者是象火焰般的笔触,它来自直觉或自发的表现行动,并不受理性的思想过程或严谨技法的约束。梵高绘画的标新立异,在于他超自然的,或者至少是超感觉的体验。而这种体验,可以用一种小心谨慎的笔触来加以证明。这种笔触,就象艺术家在绞尽脑汁,准确无误地临摹着他正在观察着的眼前的东西。从某种意义上看,实际确是如此,因为梵 高是一位画其所见的艺术家,他看到的是幻象,他就是幻象。
实图如下:
《星夜》是一幅既亲近又茫远的风景画,这可以从十六世纪风景画家老勃鲁盖尔的高视点风景手法上看出来,虽然梵高更直接的源泉是某些印象主义者的风景画。高大的白扬树战栗着悠然地浮现在我们面前;山谷里的小村庄,在尖顶教堂的保护之下安然栖息;宇宙里所有的恒星和行星在“最后的审判”中旋转着、爆发着。这不是对人,而是对太阳系的最后审判。这件作品是在圣雷米疗养院画的,时间是1889年6月。他的神经第二次崩溃之后,就住进了这座疗养院。在那儿,他的病情时好时坏,在神志清醒而充满了情感的时候,他就不停地作画。色彩主要是蓝和紫罗兰,同时有规律地跳动着星星发光的黄色。前景中深绿和棕色的白杨树,意味着包围了这个世界的茫茫之夜。梵高继承了肖像画的伟大传统,这在他那一代的艺术家里鲜见的。他对人充满了激情的爱,使他不可避免地要画人像。他研究人就象研究自然一样,从一开始的素描小品,一直到1890年他自杀前的几个月里所画的最后自画像都是如此。它如实地表现出疯人凝视的可怕和紧张的眼神。一个疯人,或者一个不能控制自己行为的人,无论如何也不能画出这么有分寸、技法娴熟的画来。不同层次的蓝色里,一些节奏颤动的线条,映衬出美丽的雕塑般的头部和具有结实造型感的躯干。画面的一切都呈蓝色或蓝绿色,深色衬衣和带红胡子的头部除外。从头部到躯干,再到背景的所有的色彩与节奏的组合,以及所强调部位的微妙变化,都表明这是一个极好地掌握了造型手段的艺术家,仿佛梵高完全清醒的时候,就能记录下他精神病发作时的样子。记得一句关于梵高的话:“灿烂到极致不是黯淡就是死亡,所以梵高也只能,毁灭了自己。”
这幅画, 展现了一个高度夸张变形与充满强烈震撼力的星空景象。那巨大的、卷曲旋转的星云, 那一团团夸大了的星光, 以及那一轮令人难以置信的橙黄|色*的明月, 大约是画家在幻觉和晕眩中所见。对梵高来说, 画中的图像都充满着象征的涵意。那轮从月蚀中走出来的月亮, 暗示着某种神性*, 让人联想到梵高所乐于提起的一句雨果的话:“上帝是月蚀中的灯塔”。而那巨大的, 形如火焰的柏树, 以及夜空中象飞过的卷龙一样的星云, 也许象征着人类的挣扎与奋斗的精神。在这幅画中, 天地间的景象化作了浓厚、有力的颜料浆, 顺着画笔跳动的轨迹, 而涌起阵阵旋涡。整个画面, 似乎被一股汹涌、动荡的激流所吞噬。风景在发狂, 山在骚动, 月亮、星云在旋转, 而那翻卷缭绕、直上云端的柏树, 看起来象是一团巨大的黑色*火舌, 反映出画家躁动不安的情感和狂迷的幻觉世界。梵高在这里, 并没有消极、被动地沉溺于他那感情激流的图像中。他能将自己作为一个艺术家而从作品中抽离出来, 并且, 寻找某种方式, 用对比的因素与画面大的趋势相冲突, 从而强化情感的刺激。我们在画中看见, 前景的小镇是以短促、清晰的水平线笔触来描绘的, 与上部呈主导趋势的曲线笔触, 产生强烈对比;那点点黄|色*灯光, 均画成小块方形, 恰与星光的圆形造型形成鲜明对比。教堂的细长尖顶与地平线交叉, 而柏树的顶端则恰好拦腰穿过那旋转横飞的星云。
中西绘画在空间意识表达上,中国画构图讲究“散点透视”,而西方绘画讲究“焦点透视”,此观点有其合理的一面,但中国画的远近法在本质上既不同于西画的焦点透视,更不是人们假设出来的散点透视。我们对中西传统艺术家创作的不同主题的绘画在透视法的比较性解读上,这两种透视方法的差异性应该被解释为直接反映了不同地域、不同社会环境、不同民族的审美心理对透视法缓慢形成的重要影响。