第一篇:学习钢琴音乐对少年儿童的益处
一、学习钢琴音乐对少年儿童有和的益处
法国文学家雨果有这样一句话:开启人类智慧的宝库有三把钥匙,一把是数字,一把是字母,一把是音符。
1、充实儿童精神生活
2、开启与发展儿童的智力,使儿童心灵受到良好的陶冶
3、扩展儿童知识领域
二、教师家庭对儿童学习钢琴起到的作用
1、教师在儿童钢琴学习中起主导作用”少儿阶段的学习是很关键的,好的教学方法是基础,要因材施教。师者所以传道授业解惑也。
2、父母是孩子的第一任教师也是终身的老师。家庭是孩子最早的教育环境,对孩子的影响最为深刻。家长应放平心态加持之以恒,能够配合好老师做学生与老师之间的一个纽带,一方面认真的和孩子共同学习,理解老师的要求,另一方面可以在辅导孩子的练琴过程中,能有清晰全面的要求,来培养孩子的学习能力。家长应制定长远的学习计划,能帮助孩子调整状态,多给孩子鼓励,让孩子在学习钢琴中体会自信与快乐。相信在这样一种好的心态的支持下,孩子的钢琴学习也会更加顺利,完善。
三、如何要让孩子养成正确的练琴方法
正确的练琴方法是成功演奏的基础,如果少儿在学琴时就能掌握正确的练琴方法,钢琴学习必能达到事半功倍的良好效果。首先练琴前要准确读谱,要力求准确。其次,要养成背谱的好习惯。从简单的小曲开始锻炼背谱,也可边谈边被。学生可以综合运用视觉、听觉、触觉和分析乐曲的方法进行背谱。再次,学生应该养成每次练琴做好计划,根据练习时间的长短,曲目难易以及个人状况,列出一个练习计划表,可以按着表进行。最后,要高度重视慢练。慢练的最大的有点就是来得及思想的准备,可以手和耳步调一致,使之符合演奏的要求。
第二篇:学习象棋对孩子的益处
孩子学习象棋的好处
少儿学棋好处多多——棋缘的‘棋思妙想’象棋(也称中国象棋,这样称呼是为了和国际象棋相区别)是世界三大棋之一,它是继国际象棋、围棋之后,又一个走向世界的益智类体育比赛项目。下棋是一种有益的智力运动,能闪耀智慧的火花,又是培养思维能力的高尚活动。因此,人们把象棋称为“智慧的体操”、“聪明人的游戏”。专家认为,象棋和国际象棋、围棋一样,一般对弈者都是少儿时代学习入门的。因为少年儿童处于长身体、长知识的时期,下象棋有助于开发他们的智力,在游戏中能不知不觉地锻炼头脑,提高智慧。同时可以开发和增强儿童的记忆力、心算能力、筹划力、想象力和统一调度能力,而且最有利于数学、哲学、军事及计算机软件开发能力的早期培养。俗语说:“自古英雄出少年”。象棋大师都是在儿童时期被发现、培养出来的。我国著名的百岁棋王谢侠逊四岁就火象棋,粗知车马炮的用法,六岁棋艺出众,十三岁成为县里棋王,成年人都甘拜下风。被誉为棋坛司令的特级大师胡溶绐,七岁就跟成年棋手较量,互有胜负,十五岁跃登全国冠军宝座,创造了棋史上的一个奇迹。特级大师“广东双雄”之一的许银川在18岁即获得全国冠军,成为我国当时最年轻的象棋特级大师。因此,在儿童中普及象棋活动,可以发现具有象棋天才的儿童,培养我国棋艺事业的接班人。有些家长担心孩子下棋会影响学习,事实上只要处理适当,不仅可以盎耽误学习,而且由于下棋能提高智力,还能促进学习呢!例如国际象棋前世界冠军、德国的拉斯克教授和苏联的鲍特维尼克博士,国际象棋世界通讯赛冠军、美国的贝林耐尔教授,都是象棋大师兼科学家。对于有象棋才能的高智儿童来说,下棋与学习是可以互相促进的。目前棋类运动兴旺的国家如日本、德国、俄罗斯、英国等都是发达国家,说明开展棋类运动对国家发展有益无损。少儿学棋的作用
1、促发少儿的好奇心;
2、对发展少儿记忆力有良好的影响;
3、培养少儿高度的注意力并使思维趋于严谨;
4、发展少儿的想象力和预见力;
5、促使少儿创造性思维的发展;
6、培养少儿顽强的意志品质和稳定的心理素质;
7、要求少儿有纪律性、忍耐力和自我控制力;
8、促使少儿具有自我批评的精神和正确评价对手的能力。棋类的功能
一、竞技功能
二、教育功能
三、文化功能
四、娱乐功能少儿学习象棋的好处系统的训练象棋能提高少儿的思维和注意力。面对未来的学习和工作,面对社会的竞争和挑战,是一生享用不尽的财富。“棋道小道,品德最尊”。让学生在学棋的过程中养成良好的行为习惯,互相学习、互相尊重,形成讲礼节、讲文明的良好品德。如:落子无悔、观棋不语等,走棋必须遵守棋规,棋艺高者,棋风更要正,胜不骄、败不馁,善战者不怒,谦虚谨慎,临危不惊。
一、培养心静能力.通过下棋让孩子注意力高度集中,避免听课、做作业时三心二意。
二、培养认真程度.通过下棋纠正孩子学习中敷衍、马虎、粗心大意的习惯。
三、培养逻辑性思维.通过下棋学会举一反三的思考及逻辑推理和准确判断。
四、培养记忆力.通过复盘、背记定式等记忆训练后,可以显著提高记忆能力。
五、培养计算能力.通过下棋进行趣味性计算训练,能提高计算能力。
六、培养抗挫折意识.通过对弈,培养孩子正确面对失败,增强承受挫折的能力。四五岁是学棋关键期孩子几岁学棋是最佳时期呢?从身心发展和比赛的角度综合来看,男孩4岁、女孩5岁比较适宜,但也不能一概而论。另据专家研究表明:两三岁的孩子太小,会把棋子当成糖果往嘴里送,会很危险;四五岁基本懂事,方便教学,思维也较敏捷,可以用游戏的方式引导他们熟悉、喜欢下棋。赢输均有益学棋对性格的塑造有好处,可以培养他们的耐性、毅力,让他们静下来认真思考问题。比赛是培养孩子意志力、忍耐力和责任心的有效途径。赢了,孩子会受到鼓励,保持热情;输了,也会激发斗志。受点挫折能让孩子明白凡事不是一帆风顺的人生道理。
第三篇:钢琴音乐鉴赏
肖邦的作品:
圆舞曲 降E大调华丽大圆舞曲 圆舞曲 降D大调圆舞曲 圆舞曲 圆舞曲 圆舞曲 钢琴奏鸣曲钢琴奏鸣曲钢琴奏鸣曲钢琴协奏曲钢琴协奏曲波兰舞曲 A波兰舞曲降夜曲降 E夜曲升 F夜曲降 B夜曲降 A玛祖卡舞曲玛祖卡舞曲练习曲 C练习曲 E叙事曲 诙谐曲 前奏曲
升C小调圆舞曲 降A大调圆舞曲 降G大调圆舞曲 小调第一钢琴奏鸣曲 降B小调第二钢琴奏鸣曲 第三钢琴奏鸣曲 第一钢琴协奏曲 第二钢琴协奏曲 大调军队波兰舞曲 大调英雄波兰舞曲 大调夜曲 大调夜曲 小调夜曲 大调夜曲
第二十三号玛祖卡舞曲 第四十四号玛祖卡舞曲 小调革命练习曲 大调离别练习曲 第一号叙事曲 第一号诙谐曲 第七号前奏曲 C
A
肖邦的生平简介:
肖邦(Fryderyk Chopin 1810.3.1-1849.10.17)波兰作曲家、钢琴家。其父为法国人,母亲是波兰人。自幼深受波兰民间音乐的熏陶,6岁开始学习钢琴,7岁登台演出。12-19岁在华沙国家音乐高等学校学习作曲和音乐理论。15岁开始发表作品,19岁起,以作曲家和钢琴家的身份在欧洲巡演。后因华沙起义失败而定居巴黎。从事教学和创作。在此期间染上肺病,1948年赴伦敦演出时,病情恶化,回巴黎不久逝世,享年39岁。
肖邦是浪漫乐派的著名作曲家,被誉为“钢琴诗人”,他的作品以波兰民间歌舞为基础,同时又深受贝多芬、巴赫等作曲家的影响,多以钢琴曲为主,体裁多样、内容丰富、感情朴实、手法简练、题材紧扣波兰人民的生活、历史和爱国诗歌,曲调热情奔放、和声丰富多彩、结构灵活自如。他的练习曲作品训练目的明确,艺术形象鲜明;他的圆舞曲作品,赋予温柔抒情的情感;他的前奏曲作品,可将风格迥异的个曲,自由结合为组曲;他的谐谑曲成为独立的作品感情激动、富裕戏剧性;他的马祖卡舞曲作品,曲调单纯、和声简朴、明朗欢快;他的夜曲作品,充满幻想、情调深沉;作为著名钢琴演奏家,他的演奏技巧精湛、手法细腻、音响华丽、富裕激情、出神入化,他的钢琴踏板用法独特。
他的主要作品有:钢琴协奏曲2首、钢琴三重奏、钢琴奏鸣曲3首、叙事曲4首、谐谑曲4首、练习曲27首、波罗乃兹舞曲16首、圆舞曲17首、夜曲21首、即兴曲4首、埃科塞兹舞曲3首、歌曲17首;此外还有波莱罗舞曲、船歌、摇篮曲、幻想曲、回旋曲、变奏曲等,共21卷。
肖邦的夜曲研究:
肖邦的一生虽然短暂,不过他的音乐创作却延续了将近30年,他的将他全部的经历投入了创作,留下了大量优秀的作品。他的音乐细腻而独特仿佛一个诗人。而其中有以他的夜曲最为吸引人。于他的夜曲中我们可以细细体会乐曲中所弥漫的惆怅、冥想、缱绻气氛,以及其中包含的激动、叹息、兴奋、不安等丰富而微妙的情绪。你会感到夜晚的风格是统一的,而夜中的情调又是如此得不同。
夜曲是肖邦自己创新的一种钢琴独奏体裁,它具有冲淡平和,寂静幽深的特点,轻缓中偶尔透着那么一点点沉思。鲁宾斯坦的演奏在良好的节奏把握中自然追求的一种完整性与统一性,你忘记了曲何时开始,而不经意之间在你的陶醉感消泯之前乐曲却已悄然结束。就是这么让人充满期待,却又恋恋不舍。
肖邦于菲尔德的基础上,提高了夜曲的艺术水平,扩展了作品的规模,使它能够表现更深刻的思想感情和更丰富的意境。拿肖邦的降A大调夜曲同菲尔德的降B大调夜曲作一比较,可以看出,肖邦明显受到了菲尔德的影响;但肖邦所表现的形象要丰富得多,所表达的诗意要深刻得多。一开头三个和弦,概括了静夜深思的意境,像一句题诗一样作为乐曲的开场白。最后又作为乐曲的结束语。全曲包含两个主题,第一个主题也像菲尔德的降B大调夜曲一样,是一首抒情诗,好像在宁静的夜里,独自怀念着遥远的过去,沉浸在又甜蜜、又痛苦的回忆之中。第二个主题很像菲尔德的降B大调夜曲的补充部分,也是一连串“半顿音”的短音符。但在菲尔德的作品里,这一部分是非独立的、补充的形象,而在肖邦的作品里,则是独立的、对比的形象。如果说菲尔德的这些“半顿音”的短音符表现了怡然自得的心情,则肖邦所表现的是另一种完全不同的形象,描写忧虑和不安在内心滋长,变得愈来愈激动;当第二个主题:移高半音,从f小调变为升f小调的时候。这种激动的情绪,逐步达到了高潮。接着,回到了第一个主题,但静夜深思的形象,一变而为心潮澎湃,热情激动;最后逐渐平静下来,用开头三个意味深长的和弦结束了全曲。
肖邦的第五号《升F大调夜曲》:
在最著名的第五号《升F大调夜曲》中,我们甚至可以听见静夜里孤独浪人思念家乡与亲人的情景,第18小节的落漠之情,第25小节至35小节的内心波涛滚滚,再一次说明了肖邦离乡背井的孤寂,祖国的灾难、与亲人离散的痛苦所产生的悲剧性风格转变。第六号《g小调夜曲》,从68小节开始的戏剧性高潮,则是一个明显的例证。
肖邦的《升c小调夜曲》:
克列金斯基(Jean Kleczynski)认为:“那是在描写平静的威尼斯之夜,在恐怖的谋杀景象之后,海水淹没了尸体,但依旧一平如静地反映着月光。”或许,他在左手波浪般起伏的伴奏,和主题旋律的不和谐音中,发现了充满悬疑的描写性格,才产生了如此的联想。芬克(Henry T.Finck)则对此曲推崇备至,他说:“在这四页乐谱中所包含的巨大情绪变化,以及天才般的戏剧精神,比许多400页乐谱的歌剧更丰富而强烈。”英国一位管风琴家威尔拜(Charles Willeby)则说:“如果以简单性(Simplicity)作为判断艺术的因素,我们再也找不到比它境界更高的艺术作品了。”根据美学中的“饱握原则”,也就是创作应以最简单的素材,表现最丰富的精神内涵,这首《升c小调夜曲》无疑是旷世精品。
第四篇:钢琴学习
钢琴学习实际上是音乐学习的一种,音乐是更抽象的语言,语言应该首先用耳朵学,所以钢琴也是首先要用耳朵学,这就是“听音训练”必须先学的原因,就好像小孩能听懂父母说话了,才能容易学认字。
“打字快”跟“写好文章”是两码事,手指弹琴快跟学不学得好音乐也是两码事。很多琴童在学琴过程中,只用眼睛看和手指弹,耳朵没用上,所以学得难而无趣,甚至放弃
第五篇:钢琴学习
钢琴学习阶段
钢琴教学可分为启蒙,初级,中级和高级四个阶段,各阶段的学习内容通常包括基本练习,练习曲,复调,奏鸣曲和乐曲几大类。作为基础练习,目前仍然是车尔尼的作品最为系统,如《钢琴初步教程》599,《24首左手练习》718,《钢琴流畅练习曲》849,《钢琴快速练习曲》299,《钢琴练习曲50首》等。
车尔尼是19世纪上半叶维也纳钢琴演奏学派的代表人物,他所写的大量练习曲是针对古典作品演奏技术,即“古典技术”训练的,主要是手指的颗粒、均匀、快速,对左手的训练较为薄弱,因此期间必须增加各类作曲家的联系曲目作为补充。这些教材可以根据学生的实际情况,有针对性地选择,穿插进行,不能一味的依次一条条的弹下去。启蒙阶段
在目前较流行的儿童启蒙教材中大致可分为三种五线谱入门型,即高音谱表入门法,中央c入门法,多音入门法。传统的启蒙教材《拜尔钢琴基本教程》用的就是高音谱表入门法,目前在国内广泛应用的《汤普森浅易钢琴教程》1-5册用的是中央c入门法。初级阶段
一、钢琴教学初级阶段的练习曲
这个阶段的学习内容相当于从车尔尼的《钢琴初步教程》599到车尔尼的《钢琴流畅练习曲》849。
二、钢琴教学初级阶段的复调
复调作品的特点,是左右手不同声部、不同旋律同时进行,在节奏、力度、句法、旋律等方面既有内在的联系,又各自独立。对于训练大脑的多维思维,节奏感和左右手的独立性等都是很好的教材。中级阶段
钢琴教学的中级阶段是一个比较长的阶段,其中车尔尼《钢琴快速练习曲》作品299程度与车尔尼《钢琴练习曲50首》作品740程度可视为两个台阶。从车尔尼《钢琴流畅练习曲》作品849过渡到299,再从299进入740,中间必须穿插根中各样的练习曲目作为铺垫,特别是740,技术课题很多,无论难度、速度、都不是那么容易掌握的。(599、849、299、740)
这个阶段要进一步加强手指的独立性与灵活性,使手指能快速、均匀、有力地跑动;学习不同的触键,增强指尖的灵敏度,弹奏出不同层次的音色变化;进一步训练手指、手腕、手臂三者的相互配合,逐步掌握各种专门技术。随着技术的提高,曲目范围的扩大,要学习掌握不同时期作品的风格,重视音乐表达能力的培养,在演奏中恰当的运用这些技术来表现音乐。
一、钢琴教学中级阶段的练习曲
车尔尼《25首钢琴小手练习曲》748
二、钢琴教学中级阶段的复调
以巴赫的《创意曲集》为主,同时可以学习《法国组曲》以及部分《平均律钢琴曲集》作品。高级阶段
如果说钢琴的初级阶段我们侧重于手指技能的训练,学习和掌握各类基本弹奏技术,那么,随着学习的深入,程度的提高,更要注意培养对音乐的理解能力和表达能力。高级阶段的重点应当是在音乐的表现上,从乐曲中学技术,用技术表现音乐。
一、钢琴教学高级阶段的练习曲
1、肖邦《练习曲集》作品
10、作品25
2、李斯特音乐会练习曲两首之一《森林的呼啸》,之二《侏儒舞》,三首音乐会练习曲之3《叹息》等
3、李斯特《帕格尼尼练习曲》
二、钢琴教学高级阶段的复调
巴赫《英国组曲》
三、钢琴教学高级阶段的乐曲 到了这个阶段,应该说是可以自由驰骋在钢琴音乐的天地。钢琴音乐文库犹如浩瀚大海,取之不尽,用之不竭,掌握高级技巧后,学习的曲目就无限广阔。专家点评
以上的练习曲主线仍然是以车尔尼为主。要知道这是不得已而为之。因为,到目前为止,竟然还未出现过一位在整体上超过车尔尼的基础练习曲作者。
为了避免误解,有几点必须强调:
1、尽可能避免不必要的重复作功。即不必按部就班练习车尔尼的每一首练习曲。最好的办法是集中技术课题,提高训练质量,减少重复数量。宁可少些,但要好些。
2、重点练习曲要盯住不放,反复的练,甚至练上很长的时间。比如,299的第36首(综合),740的第三首(五指),第34首(双音),第49首(八度)等。个人可根据自己的弱点“保留”几首练习曲,不要随便扔掉。最好各种类型、左手右手都有
一、两首保留着,天天练习。
3、尽一切可能用第一流作品中的技术性片断代替车尔尼练习曲中的同类技术。例如,五指型的练习或音阶琶音一类的练习,可以从莫扎特和贝多芬奏鸣曲中抽出相应的片断,反复练习。有时只抽技术艰难的部分出来练先不练全曲。
4、多练巴赫。无论《帕蒂塔》、《托卡塔》、《英国组曲》、《法国组曲》、《平均律曲集》中许多序曲和某些赋格,都是第一流的手指技术练习,但它们又首先是技术珍品。宁可多花时间多练些巴赫,不要把车尔尼当做唯一的教材。
5、集中的手指练习必须天天练习。从初级的哈农、到中级的什密特手指练习,到高级的毕许纳、科尔托的手指练习,还有“霍洛维茨”练习,“拉哈马尼诺夫练习”等等,倘若每天都集中一段时间(比如一小时)练习,又可少练好多练习曲。集中的手指练习可以事半功倍。但它太机械,总是一个样式的在摸进,与实际在乐曲中的技术片断相差太远,也不一从中取得应变的经验。所以手指练习固然重要,但还不能完全代替练习曲。练习曲对提高技术再重要,也不能代替从第一流作曲家作品中抽出的片断进行练习。因为只有它们才真正是艺术与技术的最完美无缺的结合------既有技术又有难度,又有音乐内涵。对这些片断就不应该采取对付练习曲甚至手指练习的纯机械态度。因此,最好再进行技术训练时将三方面--------纯手指练习、练习曲、名曲中的困难片断------结合起来,同时进行练习,就一定能获得更佳的效果。
总之,不要把技术练习孤立起来。永远要把技术作为音乐表现的一种手段,而不是目的。
著名钢琴大师的语录
著名钢琴演奏家兼教师塞波克Gyorgy Sebok在教学中有不少妙语,对于音乐演奏,他说: “作曲家就是你的老板。”
“你不能现在演奏,过后才用脑子。” “演奏八度时,手指要站稳,手腕要灵活。”
“对一段音乐的理解可以有不同的尺度,比如说你经过一个国家,可以坐飞机,可以开车,也可以步行,这就不一样。” “对于作曲家,他说:
“舒曼的作品应该被演奏得更有意思。没人能像舒曼那样写作C大调,在我看来,C大调就像一道白光,就像是七彩阳光汇于一白。C大调对舒曼来说是一个神秘的调性。”
“巴赫从来不是烛火,他是熊熊的烈焰。要思考并练熟巴赫的对位,找到旋律之间的联系,看到音与音之间是如何互相呼应的。要是它们之间不是那么丝丝入扣,那你就可以自由一点。你也必须考虑这些音与音之间的呼应,不但要把主题,而且要把这个主题与别的音之间的呼应弹出来。”
“李斯特带来了新音乐,好象使乐器和人的身体都增加了新的官能。他说从肩膀开始指挥手指,我要更进一步说从整个身体开始指挥肩膀。李斯特的音乐语言不象贝多芬那样具有革命性,但却是新的语言。他不仅是个匈牙利人,更是个欧洲人、地球人,也许还接近于是一个意大利人。”
“在贝多芬的慢乐章里,我感到他在向上帝祷告,在巴赫那里我就没有这个感觉。要是你了解贝多芬,就会觉得他有悖人情。贝多芬是个好人,但却憎恨别人,这一点很重要,不然我们就要把他奏成怒声吼叫的贝多芬了。”
“肖邦是个喜欢在音符与音符之间飞来飞去的作曲家。
李云迪为什么选择汉诺威音乐学院?
(一)汉诺威音乐学院为什么这么牛?
刚来德国之初,我还不知道汉诺威有一所音乐学院的。后来2000年我在上海音乐学院拉小提的师妹告诉我,有一个世界级的每三年一届的小提比赛在汉诺威音乐学院举行,名字叫做Joseph Joachim,自始才知其名。再后来听说我国的钢琴王子李云迪来到汉诺威音乐学院深造,我很是不解,为什么李云迪会选择汉诺威?美国不是有什么朱丽叶、伯克利等音乐学院吗?不光是李云迪,李云迪的师姐陈萨也从英国皇家音乐学院转来汉诺威,在此深造的中国人还有15岁的钢琴天才沈文裕,台湾的钢琴神通严俊杰、陈淑伟等等。带此问题我问了我的台湾朋友。他告诉我,汉诺威音乐学院在欧美音乐界的知名度相当于哈佛大学在世界学林的地位,(为什么是哈佛,而不是牛津,因为在我心中牛津的厚度与严谨,不是哈佛所能比拟的,也许台湾人比较崇美的缘故吧),它的键盘专业在世界上可以说无人能出其右,钢琴专业里面有四五位世界著名的大师,譬如李云迪的老师Arie Vardi,沈文裕的老师Karl-Heinz Kämmerling(他是该校仅有的两个获得联邦德国总统勋章荣誉的教授之一,另一个是手风琴专业的Elsbeth Moser教授,是一个很疯狂的女人),严俊杰的老师Vladimir Kranjew 等等。其中多人还是世界著名钢琴大赛如老柴、拉赫马尼洛夫的评委会主席。汉诺威的手风琴、弦乐、管乐等都享有世界声誉。相对而言,它的戏剧类比如声乐、舞蹈等不是很出色。对了,我国上海音乐学院杨立青院长即是汉诺威音乐院的钢琴硕士兼作曲博士。
正因为汉诺威院大师林立,因此也是人才辈出。比如说,在今年的肖邦大赛中进入决赛的前六名中,来自汉诺威的就占了三个名额,其中第二名和第三名是一对韩国兄弟(现代企业总裁的儿子),第六名是来自香港的一个女孩子。再比如沈文裕参加的伊丽莎白大赛,前三名全被汉诺威音乐学院包揽。伊丽莎白国际钢琴比赛是世界上难度最大的钢琴比赛之一,因为它没有年龄限制,不安年龄分组,所有参赛的人一视同仁,第一名得主是汉诺威的钢琴教授,沈文裕第二,韩国人第三(我也不知是哥哥还是弟弟)。
汉诺威音乐学院不大,学生只有1000多人,如果联想到德国教育的体制,学生没有学习期限,五年以后还没有毕业的大有人在,所以安中国的规模来算,应该是一所人数不到1000人的学校。教授人数我不是很清楚。它不分什么键盘,弦乐等系,也没有什么国内所谓的二级学院,而是由大大小小近30个专业组成。其学位制度是这样的。学生初入校,三年后参加一次结业考试,同时交一篇50页左右的论文,然后会拿到一个Diplom(MA)的学位。MA即德语中的Musik Erziehung,翻译成中文应该叫音乐教育。如果想继续读的话(前提是你须有一定的音乐天赋),那就必须再通过一个考试,1-2年后拿到一个Diplom(KA)的学位。KA(Kuenstlich Ausbildung)的意思是艺术训练(深造)。对于舞台表演专业来说比如所有器乐,其最高的头衔是Diplom(Solo),即演奏家头衔。在中文里Diplom都翻译成硕士,其实是不对的。安我的理解应该认证成“相当于学士、硕士、博士”。该院还设有我们平时所谓的少年班,招手的全是如沈文裕一般的音乐天才。
德国共有大大小小20多音乐学院(包括私立),比较著名的还有柏林艺术大学,慕尼黑音乐学院和科隆音乐学院。其中科隆的弦乐也是世界闻名。德国音乐学院也是良莠不齐,有好有差。比如不来梅音乐艺术学院(Bremen)和陶辛根(Trossingen)等。其中的不来梅被台湾人称为垃圾收容所,差不多一半是亚洲人,其中以韩国学生居多,近年来中国人也不少。他们大都是在考别的音乐学院碰壁后才转读不来梅的。
(二)汉诺威音乐学院的教授们
汉诺威音乐学院的教授,除了经常聆听他们的音乐会外,我几乎没有什么接触。这里我只能将从朋友那里听来的说给大家听听。
和德国所有大学一样,汉诺威音乐学院没有国内所谓的学报。因此根本看不到他们每年会后多少丰硕的“科研成果”。后来才知道,这里的教授分4个等级,由州文化部门评聘,享受公务员待遇,都是终身制。教理论的教授我不甚清楚,器乐教授个个都是著名的音乐演奏家,每年在世界各地都有数不清的音乐会,每年都会有自己的唱片发行。在汉诺威音乐学院几乎每天都有规模大小不一的音乐会,有学生的,也有教授的,也有学生和教授同台演出的。如逢重要的主题音乐会(譬如音乐会上演的全是莫扎特的作品,其主题就是莫扎特),一般都有教授的表演。说起来很有趣。在音乐会中场休息或终场结束后,参演的教授会很认真的在礼堂的休息厅摆摊儿,出售自己的唱片。有意思的是,音乐会的观众,其主要群体竟不是本校的学生,而以社会上的老头儿老太太居多。其中有相当一部分人是风雨无阻、雷打不动的忠实古典老粉丝。在德国,你会惊讶于普通观众对古典音乐的鉴赏能力。即使是最普通的午间音乐会(Mittagkonzert),那些老人们也是个个穿的非常正式。什么时候该鼓掌,再鼓掌,拿捏得非常到位。如果遇到高水准的演出,那些演奏家们非谢四五次幕而不休,这种情况下,往往会再给观众们加演一曲。一般情况下,午间音乐会是免费的,而晚间音乐会象征性的收一点儿,最多一张票5欧元,大多情况2欧元。除了非常隆重的音乐盛典,这些音乐会对汉诺威音乐学院本校的学生是免费开放的,学生可以凭学生证去售票处领取,每证一张,领后签字。我在汉诺威六年,一共遇到3次盛大的音乐会,其中两次是该院每两年一度的音乐节,一般持续两天。每天从上午到深夜,是不间断的各类音乐会。期间德国各界名流云集,原来那些都是汉诺威音乐学院的常年捐赠人。因此其艺术节可以看作汉诺威音乐学院对捐助人,对社会的回报演出。这时候,每场音乐会都要卖门票的。学院的教授们也都会在台上给大家露一手。还有一次发生在今年初夏。该院为庆祝手风琴教授Moser(就是我上文提到的那个得过联邦总统功勋奖章的女教授)三十教龄,举行盛大庆典。一时间,真是所谓群贤毕至,少长咸集,来自世界各地的大家大师云集该校,极一时之盛。有学生戏称,像是古典音乐的奥斯卡颁奖典礼。那晚的音乐会可是一票难求。我的台湾朋友和我懊悔不已,因为我们都没想到,那个疯婆子Moser会有那么大的国际影响。
其实每每看到那些或风华正茂,或两鬓斑白的教授们在台上全身投入到音乐中去的时候,我的心中便悠然而生一股敬意。除了他们精湛的演技,更令人佩服的是他们高尚的情*和敬业精神。一般情况下他们都没有自己的私人学生。极个别的情况,例如有准备报考汉诺威音乐学院的学生慕其名而来,他觉得你现在的水平还不能通过该校的入学考试,在学生的请求下,会进行一段时间的个人辅导。不同的教授收费标准也不一样,平均而言每小时会有100欧元左右的样子。听说,即使是汉诺威的助教,其收费也比不来梅音乐院的教授要高。在入学考试的时候,即使是校内教授的私塾弟子,也没有半点儿通融之处。在你考试没有通过的情况下,教授如果觉得你有潜力可挖,来年可以考上的话,他甚至会免费再给你上一年的课。在这里你会真正的体会到他们的无私与热情。我认识的一位弹钢琴的中国女孩儿,在国内慕汉诺威音乐学院的大名,一心想考汉诺威院。苦的是她并不认识该校的任何教授,也没有熟悉的中国人可以咨询。最后她在汉诺威音乐学院网页的教授名录中随便选中了一位,并从中国大陆给他发了一封邮件。这位教授很是友好得给她回了信,耐心得向她介绍了报考的条件及申请的程序。就在她初来乍到德国的第一天,让这位女孩儿不敢相信的是,那位老教授竟然开着车亲自去机场接的她!然后又无偿给她辅导了一年多的课,最后这位女孩儿终于如愿以偿的考入了汉诺威音乐学院。我想,这些大牌教授的境界和国内那批人是不可同日而语的。
正因为这些教授既是教育家,又是演奏家,除了给学生,举行大师班,还有很多的演出任务,平时里他们十分繁忙。即使是这样,他们也是每日练琴不辍。我听说那位疯婆子Moser每日必须坚持练琴不少于4个小时,每晚都是练到深夜方休。对他们而言,看电视是一种无聊的消遣,逛街是一种奢侈的休闲。因为他们深信,一日不练琴,就会被别人抛下,即使是一支演奏过几百遍的巴赫的Invention,每次复习都会有不同的理解和体会。正因为这样他们才可以保证自己时时保持很好的演奏状态。暂不说国内音乐院校教授的技艺好坏,我不知道全中国的音乐教师还有几个人还在练琴,更不必说能有几个人可以随时上台的。说句大实话,国内排名前五位音乐学院绝大多数的教授,在汉诺威音乐学院连当助教的资格都没有。中国所谓的音乐人每天练的唱的都是名与利,钱和权!这真是国人的悲哀!
(三)德国音乐学院VS美国音乐学院
当我还在国内的时候,听到最多的是美国的朱丽亚、科蒂斯、柏克利等音乐学院的大名,或者是俄国的莫斯科、圣彼得堡。德国学派在国内叫得不是很响亮。只有到了欧洲,才知道,德国学派(或欧洲学派)与俄国学派才是音乐界公认的两大学派,而根本不存在什么美国学派。诚然,许多活跃于世界舞台的著名演奏家来自美国,但大都是在欧洲(俄国也属于欧洲范畴)成名,后到美国发展的。美国作为世界上最发达的工业国,也为演奏家们提供了更多的舞台及商业机会。欧美音乐界称之为“欧洲生产,美国包装”现象(其实,近几年亚洲也为世界古典乐坛展开了输出活动)。
美国的音乐音乐高等教育和德国的迥然不同。就器乐演奏而言,从某种意义上说,美国更偏重理论,而德国更推崇演奏技术。这点台湾人最明白。因为历史上台湾和美国的特殊关系,大部分台湾音乐人才都是美国造。个个都具有PH.D学位头衔。而在德国,正如前文所述,对于表演艺术,其最高学位是Diplom(Solo),即所谓演奏家头衔。而这个Diplom,我们通常都翻译成硕士的。台湾也是这样。因为台湾没有和德国签署相互承认彼此学历的文化协议,Diplom(Solo)在台湾仅被当作硕士对待。而且台湾仅承认德国四所音乐学院德毕业文凭,即:前文提到的柏林艺大,汉诺威、科隆以及慕尼黑音乐学院。因此好多台湾学生在德国拿到学位后,辗转赴美,再去美国搞一个PH.D!
通常而言,对汉诺威音乐学院学习器乐表演的学生而言,只有在通过最初的Diplom(ME)学位时,才会写一篇几十页的论文。此后,无论是Diplom(KA),还是最终的Diplom(Solo),都无须再写什么文章了。但是其毕业考试相当难。例如,KA考试,除了要有一个小时的Kammermusik(室内乐)外,还要举行一个近一个半小时的个人独奏音乐会。对于Solo而言,就更难了。要有不低于三场的和大型乐队合作的演出,外加一场个人独奏音乐会。因此读Solo一读读上四五年是很平常的事。因为和大型乐队的合作是需要机会的。相对而言,在美国,无论是什么专业,最后都要有Paper的,当然,最后得到的也是博士学位。
有一个小故事或许很能说明汉诺威音乐学院和朱丽亚音乐学院入学考试门槛儿的高低。前几年(大约是2003年),有一个来自美国朱丽亚音乐学院二年级的钢琴考生来报考汉诺威音乐院。此人系德国人,而且还是汉诺威人,最终却是名落孙山。这是前文提到的那位好运的中国女孩儿告诉我的。
(四)汉诺威音乐学院的中国“大腕儿们”
现在在汉诺威音乐学院就读的中国学生有十几个人了(不含台湾、香港),主要分布在钢琴和手风琴两个专业。其他的专业弦乐有一两个,声乐一两个,作曲一两个。其中的名人主要来自钢琴专业,比如有前文提到的肖邦大赛金奖得主李云迪,拉赫马尼洛夫第一名沈文裕,范.克莱本国际钢琴比赛第三名陈萨(也是肖邦第四)。还有一个据说在国内,特别是在北京颇有名气的王啸寒,听说也得过几个不痛不痒的钢琴比赛的名次,此人家里衬点儿小钱,整天开着一大奔上学校,属于自我感觉良好型,其实,在汉诺威音乐院,此等人物尚难入流。另一个更可笑,叫做张海鸥,是中央音乐学院周广仁的弟子,在乌克兰霍洛维兹国际钢琴比赛中得过第二名(也是一个轻量级的比赛),从此自己感觉也是个腕儿了,大冬天的也戴着他那副价格不菲的墨镜,搞得自己像个暴发户似的,说多土有多土。最可笑的是他的一张演出海报,当然也是那幅墨镜行头,如果不仔细看说明,我以为还是给哪个眼镜牌子作广告的。那才叫做一个恶心!
现在国内音乐界上空漂浮着一股很浮夸的风气。如果你稍微有一点名气,在国际比赛中得到个名次,国内的媒体就会马上给你带上“钢琴神童”、“音乐天才”的光环,甚至“大师”的皇冠。好象突然之间,中国成了古典音乐的摇篮。我认为,这种风气要不得。如果纯粹的按照天才的概念来说的话,也许只有沈文裕才可以称之为真正的天才。到了德国你会发现,在欧洲,象李云迪式的“天才”大有人在。而且有一点我感触非常深。那就是中国的“天才”和“神童”都是在父母老师的严厉督促下,甚至棍棒的威吓下培养起来的。郎朗是这样,李云迪亦然。当然不能否认,他们是具有非一般人可比的悟性和天赋。在欧洲,在德国,按照他们的伦理和教育方式,这样的天才也许最终会沦落成一个普通人。因为,欧洲人追求的是一种和谐教育,父母和孩子是一种朋友关系。一个五六岁的孩子,如果爸爸威胁他,不好好练琴就把他锁在屋里的话(离屁股吃亏的地步还远着呢),他立马儿就会拿起电话报警。几年前李云迪的妈妈来德国时,还会拿一板凳坐在门口监督儿子在家练琴,而郎朗的父亲更是夸张,竟然连跳楼自杀以死相逼的法儿都想的出。因此,同样被誉为钢琴神通,俄罗斯的基森(Evgeny Kissin)的成长之路就和郎朗他们不同。其最终的成就也远远高于郎朗。
说实话,我非常不喜欢郎朗的演奏,更不喜欢他的虚伪和做作。看他演奏我就来气,就像屁股上长了个超级大痔疮。纽约时报的音评家评论他今年与纽约爱乐乐团在林肯中心的演出时说,没有多大进步,还是延续了他一贯的表现主义风格。他的最大能耐在于,总是能恰到好处的发现镜头在哪。他们父子深谙工业社会表演艺术与现代媒体的关系,因此作秀本事天下第一。去年郎朗来德国的Braunschweig演出,许多中国学生慕名而去,演出结束后,有几个中国学生来到后台,向他提出合影的要求,没想到被郎朗一口回绝,答曰:必须经过他的经纪人同意。这一点李云迪就比郎朗强的多。在汉诺威,无论何人何时,无论照片还是签字,李云迪总是有求必应,没有一点儿架子。只要有机会,郎朗就不会放过作秀的机会。还是远在2001年的时候,郎朗刚到美国之初,在一次接受华语记者的采访中,手里就拿着一本莎士比亚原著,还大言不惭得海吹,他只读沙翁原著,因为只有读原著才能真正领会到沙翁的伟大和深刻。那是我来德国第一次看郎朗的访谈。从此我对其印象急转直下。我台湾的朋友给我说了一个有关朗父的故事更是令人喷饭。好多初到美国的台湾学音乐的学生,听说朗父开了个考前辅导班,于是慕名而至。上了第一堂课后便大呼上当,原来,朗父是在给大家演示如何在台上做那些故作陶醉状得张牙舞爪的动作,以便吸引评委眼球。我考!真所谓一人得道,鸡犬升天!儿子是钢琴演奏家,父亲也便成了钢琴教育家!
平心而论,郎朗得演奏技巧还是不错的,也有很强的音乐表现力。但是我认为他的演奏并不象人们对其评价的那么高。所谓名不副实。前年在奥地利的一个音乐节上,我有机会看到郎朗和诸如阿格里奇(Argerich)、基森(Kissin)等许多大师的同台演出,郎朗的演奏在八个人当中是最“出采”的,全场的观众都被他的摇头晃脑症给晃晕了。有一段他和基森的双钢琴,作为当代两个最有名的钢琴神通,在台上,高下立分。基森演奏得含蓄深沉,意味深长,而郎朗我只记住了他的动作。其实郎朗的成名只能说是运气好。一个小柴比赛的第一名其分量比之老柴、肖邦等大赛的第一名差的远了。当初如果不是安德列.瓦茨突然生病,郎朗临时顶替他登场,也许今天就不会有郎朗的盛名。
李云迪作为郎朗之后我国的有一个在欧美舞台崭露头角的青年演奏家,在很多方面还显得很稚嫩。我想如果他有一个朗父似的监督人,那么他的进步会更快些。在汉诺威,他慢慢的被一些留学垃圾给带坏了。一心只想着如何多开音乐会,而没有去思考怎样趁青春年少去多加积累,增加沉淀。到德国三四年,还不能用德语进行日常对话。平时上课和Vardi交流,都是用他那半生不熟的英语。最近他又发奇想,想向大提演奏家马友友看齐,要申请去读美国哈佛大学的人类学。但是哈佛大学提出的条件是,每年至少要有6-8个月的时间在哈佛读书,而不能仅挂一名,只想走穴。哈佛从来就不缺什么名人,多你一个李云迪少你一个李云迪,对于哈佛来说无关紧要。这位李云迪想想不合算,因为他实在没有能读出学位的把握,最终放弃。他只想学马友友的皮,而不去学马友友的肉。通过这些事我想,无论是郎朗还是李云迪,最终都成为不了马友友那样的大师。
最后再简要的说说沈文裕。沈自12岁即赴笈德国,在汉诺威学习生活了也有四年的时光吧。最近听说他和他的老师Kemmerling闹矛盾,回国了。在国内的采访中,沈文裕信口开河,扬言要拯救什么古典音乐。我听了真为他感到悲哀。在欧洲,古典音乐一直没有死,而且一直很受欧洲人的喜爱,古典音乐演奏家是一种极受人们尊敬的职业,一场古典音乐的名家演奏会的门票卖的比流行歌星演唱会的门票贵多了,谈何拯救?我劝他,先想想去如何拯救自己吧。浪费了一个真正的天才那才是可惜。而且沈文裕还说,他的老师总是想赚他便宜。我就更不明白了。Kemmerling是欧洲钢琴界的大师级人物,说名,名声比你沈文裕高出何止百倍;谈利,一个七十岁的老头子,功已成,名已就,即使现在不能登台了,但是其财产也不是你沈文裕所能比拟的。那他到底要贪你那方面的便宜呢?更离谱的是,他说老师威胁他离开德国就不发给他毕业文凭。你以为德国的毕业文凭也和中国国内那样容易得到的吗?没有学完所需课程就可以随便拿到毕业证,在德国,那是不可能的事。更何况,说不定那是Kemmerling的一片苦心呢,因为我想他也舍不得让一个音乐天才就这样沦落的。也许,一个15岁的孩子还不能完全体会一个人的良苦用心吧。希望他的父母会替他多想一想。否则,又是一出伤仲永的悲剧。中国的新闻媒体,你就少跟着瞎掺和吧!