钢琴演奏中的节奏感论文[大全五篇]

时间:2019-11-24 15:46:44下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《钢琴演奏中的节奏感论文》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《钢琴演奏中的节奏感论文》。

第一篇:钢琴演奏中的节奏感论文

摘要:节奏是音乐的基础,音乐的脉搏,音乐的生命。在钢琴学习中必须从一开始到最后都明确强调,并尽最大的努力去培养、训练自己的节奏感,为钢琴学习和演奏奠定坚实的基础。

关键词:钢琴 乐器之王 音乐的脉搏 音乐的生命 钢琴演奏 节奏感

钢琴被称为是现代乐器中无与伦比的乐器之王,它能够用仅有的88个琴键表达出人类所有的情感——欢乐、忧愁、哀伤、哭泣、沉思、庄严、诙谐……而要将情感正确完美地表达出来,节奏感是至关重要的一点。

一、节奏是音乐艺术的脉搏、音乐的生命

音乐的存在和进行,首先就在于节奏的作用。节奏在音乐中就像生命存在于每时每刻中,就像我们的脉搏每时每刻都要在跳动一样,节奏的脉搏每时每刻都贯穿在音乐之中。流行音乐由于讲究效果,在演奏时常加入很多打击乐器,在每小节重怕时,低音鼓浓重地打出了节奏重音,表现非常有规律的节奏使听众很容易便被这种节奏所感染,而这也是它通俗性的表现。而严肃音乐节奏的表现方式就不可能像流行音乐那么外在,所以往往容易在某种程度和某些方面被忽略,而使音乐感受能力稍差的人,由于感觉不到节奏的律动而无法感受音乐的存在和进行,更别提进一步地理解和享受音乐的艺术美了。音乐的节奏不可能像机器那样纹丝不动,一首奏鸣曲,一个乐章内虽有一个基本速度,但在欢快时,也许稍稍加快了一点,抒情的地方也许要稍稍放慢一些,但是基本速度不能变,从整体感觉上速度必须是统一的,这样乐曲才能完整。由此可见,节奏是音乐构成中的重要部分,在音乐表现中具有重要意义。

二、节奏在钢琴演奏中的重要地位

钢琴演奏是音乐艺术的主要表现形式之一,它利用手指及全身心弹奏钢琴来表现音乐形象,用钢琴音乐语言来倾诉心声,使演奏成为有灵魂的活的富有情感的表演。而音乐感觉本身具有一定的抽象性,容易意会,不易言明。必需通过节奏和声音两个具体的要素来加以体现。因此,节奏问题在钢琴演奏中具有极其重要的作用。在我们的练琴和演奏中,由于通常没有其余的节奏乐器如鼓等来伴奏,节奏的体现全靠弹奏着的良好训练和感觉去体现出来,由此节奏感的强调就显得至关重要。

三、如何来培养节奏感

(一)培养正确、良好的节奏感首先要做的是使“步伐”整齐——即搞清拍子、数准拍子、统一速度。要做到节拍准确,必须做到熟练掌握各种常用的拍子;养成正确数拍子、打拍子的习惯;保持稳定的速度数拍子,并按正确的节拍练琴。对于钢琴学习者来说,一个大项是音阶、琶音及其他练习曲,另一个大项是乐曲、复调曲、奏鸣曲等。这两个大项都要求节奏的统一、稳定,所以数好拍子,弹稳拍子,是一项最基本的要求。

(二)培养节奏感必须做到突出节奏的律动。例如:贝多芬“悲怆”奏鸣曲第一乐章的快板部分。左手有大段的每小节八个音的分解八度震音,弹奏时在保证节奏稳定均匀的基础上,在每小节第一个音上加适当重音,作为节奏支点和发动力,随后的七个音比第一个略轻但均匀流动。以这组有规律的分组和感觉,连续演奏下去,配合右手坚定奋进的旋律和表情起伏,形成一种不屈不挠的决心和气势给听者一种精神力量,并有不可阻挡之感。

(三)注意节奏的呼吸。人的说话、唱歌都要呼吸,钢琴演奏也一样。我们常说弹琴像唱歌那样委婉动听,那么,呼吸理所当然十分重要。

(四)突出节奏的特性。根据音乐的特点强调不同的节奏点或某些有特点的节奏。比如在圆舞曲中第一怕与第二拍之间比较紧,而将宽出来的时间放到第二拍与第三排之间;或者有的乐曲可以将附点节奏略靠后些,使其更有风格或活力等,这些特点在我们演奏中如果掌握的好,也将会加强音乐表现力。

节奏是音乐的基础,音乐的脉搏,音乐的生命,我们在钢琴学习中必须从一开始到最后都明确强调,并尽最大的努力去培养、训练自己的节奏感觉,为我们的钢琴学习奠定坚实的基础,为能在音乐殿堂中领略更美好的风光做好充分准备。

第二篇:钢琴教学中双钢琴演奏技能探究论文

摘要:双钢琴是钢琴二重奏的一种形式,把其增加到钢琴教学活动中丰富钢琴教学中的内容。双方演奏者对作品的演奏技法、结构、内涵及处理音色上形成共识,因此需进一步提高学生的综合素质。本文基于我国钢琴教学中双钢琴演奏技能的现状,对双钢琴教学实践做了一次大胆的构想。改善双钢琴演奏课程中课程设置不合理、形式单一的缺点,让钢琴教学活动多样化丰富化。

关键词:钢琴;教学;双钢琴;演奏;技能

双钢琴教学形式能够从多角度让演奏者来认识作曲家,通过合作的两人来一同诠释音乐作品的结构和音乐性。双钢琴演奏技能使钢琴教学形式多样化并提高学生的综合能力,是四手联弹、独奏等其他形式所无法具备的。

一、双钢琴演奏的起源及发展

双钢琴属于钢琴二重奏的其中一种演奏形式,是钢琴演奏的重要表演形式之一。较早出现了四手联弹演奏这种形式,主要指由两位演奏家在同一架钢琴上合作演奏作品,期初是为了提高教学水平,之后著名作曲家海顿就借此形式创作出《师与生》,作品着重强调将教师与学生分别演奏不同难易程度的声部,大大提升了学生学习钢琴的兴趣。双钢琴演奏起源于16世纪末17世纪初。主要体现为双方演奏者齐心努力,共同来诠释一部钢琴作品,巧妙的演奏出作品的整体结构和音乐风格,较独奏形式相比,更加突出声部及和声多层次、乐队效果般的音响,使原本较单一的钢琴艺术富裕更加丰富的表现力。两个人要一同探讨音乐内涵,但由于演奏者双方演奏能力、演奏习惯等不可能完全一致,加之双钢琴的舞台摆放位置为对置型,这样就要求两位演奏者统一节奏、规格及音乐内涵等,培养契合的演奏能力。双钢琴这种演奏形式流传于欧洲并得到发展,双钢琴演奏与钢琴独奏作品一起大大丰富了钢琴艺术的发展。莫扎特则是双钢琴辉煌发展时期的主要代表,随后得到许多作曲家的认可。代表作有舒曼的《行板与变奏》,米约的双钢琴组曲《胆小鬼》,拉赫玛尼诺夫的《C大调组曲第二号》等。

二、双钢琴演奏技能的教学概括

双钢琴的演奏训练对钢琴独奏者的全面发展起着重要作用,使学生的综合素质得到提高。而当前在我国高等专业音乐院校中开设双钢琴课程的只有少数,在国内的钢琴教学中双钢琴并没有得到广泛的重视。双钢琴演奏是钢琴合作的艺术,在表现色彩丰富的和声与线条交错的复调给创作者带来无限的灵感和表现欲望。

1.中国的双钢琴创作与音乐活动起步较晚,应在在教学形式上多样化使钢琴教学活动向纵深发展。通过系统、科学的训练方法对音乐形式和演奏特点进行较为细致的分析,建议把双钢琴演奏课程列入国内钢琴教学中。音乐的表达有着不同的表现形式,重视双钢琴在教学、演奏上的作用,培养一个真正的艺术家、音乐家。双钢琴演奏与教学改善了培养模式单一,教学内容不够丰富的缺点。

2.本世纪六七十年代是我国最早出现双钢琴创作和专业演奏的时期,开始注重更全面的培养具有综合能力的人才。双钢琴教材凌乱与乐谱和资料的缺乏,急需寻找可行的教学发展之路。利用众多的文献及丰富钢琴教学的内容。得出一个较为清晰的双钢琴的概念,让学生的综合能力得到全面的提高。根据双钢琴发展的历史与特点、性质,为双钢琴的演奏改编作品。从双钢琴合作的艺术、技术两方面演奏实践的感受,使学生综合能力得到全面的扩展。从演奏合作的各个层面来分析双钢琴,丰富教学资料和内容。

3.21世纪初期是中国双钢琴音乐创作的发展期,基于其音域宽广、音色丰富的特点,在钢琴音乐发展中慢慢扎根并普及。双钢琴的创作、演奏、比赛在这一时期得到倡导,表现委婉如歌的旋律与音乐的多元化发展。作品创作题材同国外一样一般来源于现有的音乐作品改编的双钢琴作品,例如法国作曲家托马斯克里奎隆为两架键盘改编的法国歌曲《不可比拟的美丽》,这是最早的双钢琴作品。双钢琴这一新颖的曲风和演奏形式逐渐受到更多音乐爱好者的青睐,学生的学习内容也向多样化发展。

4.双钢琴的两位演奏者各自都有较强的演奏水平和技术能力,为达到艺术观念和审美方向基本一致需要较完备的教学体系。注重培养有合作能力的、有多方面综合素质的钢琴演奏家,使双钢琴演奏的效果更精彩。但两人的学琴历史和钢琴基础都各不相同,因此需偏重于培养学生的实践能力。在对技术能力方面与音乐作品的理解、表现方式等方面,要求我们对学生的培养更加多元化。演奏者双方在艺术观念和审美方向要保持基本一致,对作曲家进入更加深刻的理解。

三、钢琴教学中的双钢琴演奏技能探究

在西方,双钢琴这一艺术表演形式已有200多年的历史,其音乐学院对培养合作能力的认知要比国内的音乐学院超前。几乎所有知名的音乐院校均开设了相关课程,其教学思路就是要不断的提高自我表现力和想象力。但我国双钢琴的演奏与教学虽已有了一些发展,但受场地、师资力量、办学条件以及整个资源的投入等条件的制约,还属于较新的音乐课题。但这种情况正在改变,国内已经在钢琴专业中加入了包含着双钢琴课程的室内乐。双钢琴演奏与教学引起了比较广泛的重视,改善了培养模式比较单一,教学内容不够丰富的缺点。通过对钢琴教学中的双钢琴演奏技能探究,丰富教学内容并提高演奏者的水平。

1.钢琴演奏专业的培养方向是培养学生掌握一定的演奏技巧,如手指颗粒性、节奏、音乐风格的把握等。双钢琴与独奏相比,需再次基础上培养学生的合作沟通能力。根据每个人对作品音乐的理解加上两位演奏者相互沟通,对培养学生的音乐感受能力和表演能力与沟通协作能力具有很大帮助。其轻松表现出从一个层次向复杂的多层次的前进衔接与转化,深入地和富于表达地把乐曲的思想性和艺术内容传达给听者。演出时相互不会干扰并且演奏更加流畅,和声更加丰富,把其中最有价值的部分作为一个历史现象和社会现象而介绍给听者。

2.19世纪70年代至今钢琴二重奏已登上了音乐会的大雅之堂,钢琴教育也开始注重专业的理论性研究使学生的综合素质得到了很大的提高。双钢琴由于是两架钢琴共同演奏,声部必然得到了大大地扩展,使学生多方面多角度的学习、认知音乐。注重学生综合能力的培养,对每个演奏者高度的配合技巧等众多方面都有较高的要求。使得技术和艺术上得到统一,展现双钢琴的魅力。钢琴艺术家必须具备多样的钢琴演奏手法,使双钢琴演奏朝着更加专业化的方向发展。对钢琴教学的形式上进行拓展,着力培养学生多声部思维能力、多声部的平衡能力及和声的听辨与分析能力。

3.双钢琴课程在钢琴专业教学中占有一定的比重,这种表现形式已与钢琴独奏、协奏并肩出现在世界音乐舞台上。对演奏艺术采取一种创造性的态度,在演奏中两架钢琴充分发挥各自的声部及特点。致力于演奏的表情与深刻分析乐曲的结构并领会风格,努力寻求类似乐队气势磅礴的音响效果。培养宽宏的艺术胸怀和鉴别作品内容与风格特征的能力,开拓对双钢琴表演艺术形式的新视野。技术与艺术目的的有机结合,对双钢琴音乐探索具有引导和示范作用。相辅相成、相互配合、相互渗透形成重叠的音响效果,避免追求华而不实的技巧、获取辉煌而庸俗的效果。

4.双钢琴音乐文化与西方的交流加强受到了音乐家、教育家的关注,着重为钢琴专业学生增加了双钢琴等课程。双钢琴演奏与钢琴独奏、钢琴协奏、四手联弹的对比中可以发现一些演奏的难点,需注重演奏技术和艺术的全面培养。两架钢琴既可以表现同一层次的纯粹与辉煌,增加了教学形式的多样化;也可以表现复杂而丰富的多层次感,加强了学生之间的合作能力。双钢琴与四手联弹相比,演奏双方各自控制所有的音区,可以用演奏者富于表达地演奏艺术把乐曲的艺术性和思想性传递给听者。

四、钢琴教学中的双钢琴演奏技能未来展望

双钢琴犹如一个被压缩了的庞大的交响乐队,有着自己较完备的教学体系。演奏者需要对管弦乐队中各种乐器的演奏方法和不同音色做以具体的分析、了解,进行音乐理解力的启发和对音乐的音乐形象的探索。与钢琴独奏相比,双钢琴可将键盘音乐的特性发挥得淋漓尽致,是一种对长期机械训练的否定、对弹琴艺术的熟练与心智的活动。其极大的丰富音乐的层次感,表达乐曲的思想内容。需心互协作,相互协调,共同完成对作品的演奏,使教学形式得到拓展。

1.双钢琴演奏是通过两位演奏者之间配合的完美来达到演奏的统一性,多数的双钢琴演奏者都是同时进行双钢琴演奏与钢琴独奏的演奏者,钢琴演奏者主要追求自己技术能力的展示和对音乐的表现,着力追求演奏技术上的突破。考查重点不应该放在两人各自的技术技巧上,需达到一专多能的效果。两位演奏者要主动与对方在音色和语气等方面寻求统一,通过音乐理解力的启发和对音乐的音乐形象的探索培养宽宏的艺术胸怀和鉴别作品内容与风格特征的能力。

2.双钢琴演奏应更加强调演奏者对技术能力的控制,使教学内容比较全面丰富与国际上接轨。在双钢琴的演奏中避免双方的理念存在较大差异,从多角度、多方面来培养具有综合素质的演奏人才。避免教学形式上比较单一的局面,使音乐层次和音响效果更加丰富。培养学生与他人良好的合作能力是成功创造最基本和最重要的条件之一。在对双钢琴作品的演绎中除了运用独奏乐曲的技巧外,加大对双钢琴课程有着足够的重视程度。训练学生的合奏能力入手逐渐培养学生音乐思维能力与习惯,强调技术和艺术的相互统一,并驾齐驱达到共性与个性的统一。

3.性格、秉性的磨合的过程也是双钢琴演奏的学习过程,有助于培养学生的综合素质能力以及合作能力与有较好的技术控制能力。演奏艺术是以熟练的技巧为基础,使音乐色彩五彩斑斓并展现音乐的魅力。双钢琴的课程设置应早一些介入到钢琴教学中来,才有可能通过两架钢琴的合作恰如其分的表现音乐。对演奏艺术采取一种创造性的态度,取得如交响乐一般的辉煌效果。对钢琴教学的形式上进行拓展,培养学生多声部思维能力、多声部的平衡能力及和声的听辨与分析能力。忠实地、情感地表达乐曲的思想内容和艺术内容,强调学生参与及达到培养和锻炼学生整体协调性能力和创造性思维的目的。着力对学生能力的培养,在风格、音响、节奏等方面要形成一种共性。

参考文献:

[1]司徒璧春,陈朗秋.关于双钢琴钢琴教学改革的思考[J].钢琴艺术,2014(5).[2]王晓坤.新课程理念指导下的双钢琴音教专业钢琴教学改革[J].中国音乐学,2014(3).

第三篇:浅析钢琴演奏中的“呼吸”

浅析钢琴演奏中的“呼吸”

摘要:作为生命之源的呼吸,在钢琴演奏中有着重要的作用和意义。著名钢琴教育家赵晓生教授说:“……没有呼吸,就没有乐句,没有结构,也就没有了生命.....”。正确合理的呼吸有助于肌肉和心理放松,对提高和发挥演奏技巧有极其重要的作用。有呼吸的乐曲,它是有生命的;若演奏一首乐曲不注意呼吸问题,那么这首曲子就缺少了音乐的律动性和歌唱性,从而也失去了艺术感染力。关键词:钢琴演奏;呼吸;乐曲表达

作为生命之源的呼吸,在钢琴演奏中有着重要的作用和意义。正确合理的呼吸有助于肌肉和心理放松,对提高和发挥演奏技巧有极其重要的作用。有呼吸的乐曲,它是有生命的;若演奏一首乐曲不注意呼吸问题,那么这首曲子就缺少了音乐的律动性和歌唱性,从而也失去了艺术感染力。在钢琴演奏中,呼吸存在于两个方面,一方面是一般意义上的生理上的呼吸,可以说是“无意识”的呼吸,源于生命本能;另一方面是乐感的“呼吸”,一种人为的“有意识”的呼吸,它在表达作品、突出情感方面体现着独特的艺术价值。

一、“呼吸”在钢琴演奏中的重要作用

(一)正确合理的呼吸有助于消除演奏中的紧张情绪

在钢琴演奏中,身体各部保持松弛,避免紧张,是获得良好演奏效果的重要条件之一。钢琴演奏中的“心理紧张”,探其究竟是由于呼吸不当造成的,我们弹奏钢琴时,是通过肌肉活动来完成的,而肌肉活动又需要氧气,呼吸不正确时就会紧张、缺氧,造成肌肉发酸、手臂僵硬。缓慢、绵延的呼吸对于紧张情绪的缓解和肌肉的放松有着积极的作用,让我们在演奏中把气息放下来,气沉丹田,全神贯注的专注于音乐的发展而不是局限于紧张的心理情绪中,使音乐松弛、流动,充满意蕴和生命力。钢琴家享利·涅高兹在《论钢琴表演艺术》中说:“钢琴弹奏最困难的就是弹得很长久,很响亮,而又很快”。要做到久、响、快,放松是关键。如果演奏者在演奏中不能正确的呼吸,就会影响到放松,演奏也就不能顺畅地进行下去。因此,要做到放松,正确合理的呼吸是非常重要的。

(二)正确合理的呼吸有助于演奏中的音乐表现

呼吸运用的正确与否,对于演奏中的技艺表现、音乐情感表现、优美音色表现等都起着决定性的作用,它在准确表达音乐的风格方面也起着不可忽视的重要作用。我们常常只是强调用触键方式、情感处理和踏板运用来刻画作品的风格,而往往忽视了“呼吸”的作用。钢琴演奏中的呼吸,应根据乐曲的不同情绪、风格、句式而进行调整,以充分表达音乐的气息为目的。

如弹奏巴赫作品,要十分注重结构层次的均衡性、旋律线条的歌唱性和音乐表现的即兴性及装饰性处理。在演奏时强调以轻微简捷的手指弹奏和轻盈的手部动作为主,这就要求在气息上要做到有控制、有层次的呼吸,特别是多声部、多层次的气息、呼吸和分句。实际上掌握了巴赫作品多层次气息的处理,就等于掌握了一把开启巴赫音乐的钥匙。又如演奏浪漫主义钢琴诗人肖邦的作品,肖邦的音乐十分精致讲究,他的音乐要求触键优美匀称、深而有共鸣,音色变化细腻,踏板运用巧妙、富有丰富的色彩明暗对比。在气息运用上,也应该用有节制的呼吸,来表现他清纯、高贵甚至是含蓄的热情。但同时肖邦的音乐又极富歌唱性,在弹奏长气息的乐句时,其自然呼吸仍应以“悠句细缓深长”为基础。

在钢琴演奏中,针对不同的音乐作品作出不同的呼吸处理,是让音乐表现更加准确的重要手段。

(三)正确合理的呼吸有助于更好的塑造音乐形象

钢琴演奏是要通过演奏者运用各种技巧手段,把作曲家作品中所包含的深刻的内心活动、思想感情、特定的音乐形象和作曲家的心情等等,正确地、有创造性地表达出来。演奏者也是“二度创作者”。人体的呼吸与音乐的表现内涵、旋律句逗、触键力度的大小、触键力度的深浅等要素相互贯穿,在演奏作品时,要根据内容需要,选择合适的弹奏方法和呼吸方法,这样才能更好地塑造作品的音乐形象。

如要塑造华丽、伟大、强而有力等音乐形象时,呼吸应稳健沉着,腰部要有强有力的支持,身心激发出一种由外到内的张力,利用这样 的气息状态去凝聚指尖与键面的接触点和爆发点。拥有这种的呼吸,辉煌的乐音才能在豪放如风的力度中真正体现出来;反之,塑造一个抒情柔和的音乐形象,在演奏时则应让呼吸深而缓慢地随律动平稳进行,在一种平心静气的气息中,悠然刻画出婉约如水的音响色彩。使人完全沉醉在音乐的意境之中。

二、正确合理地把呼吸运用到演奏中

(一)充分理解乐曲内涵,合理划分乐句

演奏一首新的乐曲之前,不要急于上手弹奏,首先要认真分析整首曲子,了解乐曲包括作曲家的背景及内涵,像读文章一样,有抑扬顿挫。弄清楚乐曲中的旋律乐句,找到“气口”,合理划分乐句。最有效的方法是“歌唱旋律”,把旋律哼唱出来,这样,很自然的我们就会在“该停顿的地方”停顿下来。不过,还有一些钢琴作品,不是“方整性”的结构,如被休止符隔开的音、连续的跳音、顿音、以及远距离的音等,这就需要更深层次的研究,注意它们之间的运动趋势及在表情达意上的连贯性,细心体会,再加上反复的聆听感悟。正确的理解了乐曲,也就会合理的划分出乐句。

(二)呼吸要与音乐情感变化同步

呼吸在钢琴演奏中,要随着一首乐曲的情绪变化、感情发展而相应做出不同改变。在演奏钢琴作品时,随着音乐作品旋律的高低、力度的强弱、速度的急缓、节奏的疏密、情感的变化所表现出的紧张与松弛,我们自然而然地会为这些变化而吸气、呼气、闭气。

在演奏中,如果是“一个完全沉思性质的音乐片段,应该是在毫无神经激动的安静沉着的方式中被呼吸出来。如果我们顺着表情的顺序进行弹奏,从沉思般的安静到戏剧性的紧张高峰,我们的呼吸也一定随着感情的变化而逐渐加快。每一个音乐片段都有它一定的音乐表现内容,如果一个应该安静的音乐片段,却以一连串的短呼吸来表示,那将是矛盾的,因为短呼吸说明激动,同样,用缓慢的呼吸来形容戏剧性的紧张,也是不近人情的”。①因此,在演奏每部作品时,我们要根据作品的风格特点划分出乐句、乐段、乐节等,通过我们的呼吸 找出它的韵味,这样的演奏才能反映出作品更深层的意蕴。运用呼吸和下键动作的配合,演奏出作品内容所需要的声音,正确反映出作曲家个人的风格和时代风格。

(三)呼吸在配合钢琴演奏技巧中的运用

钢琴大师贝尔曼说,弹琴的人要有三个肺,也就是要有三个部位来呼吸,即嘴巴呼吸、双臂呼吸和手腕呼吸。嘴巴呼吸不单是一种生理意义上的呼吸,在很多时候,它可以帮助我们在演奏中从心理意识上做好呼吸的预备,给意识以“暗示”双臂呼吸;特别适合于那些篇幅较长、气息要求延绵的乐段,手臂的放松和调节给予音乐连贯性和流畅感;而手腕的呼吸是运用最普遍、也出现得最多的呼吸手段,如连线的划分,通过手腕力量的“上抬”和“下沉”也可以实现乐句起伏中形成的“气息”。

在钢琴演奏中许多技巧也需要有呼吸的配合来完成,比如在演奏强力度的和弦时,如果只靠手和臂的力量,往往达不到作品所需要的音响、力度效果。这时我们就要用气息的支持,气沉丹田,我们常常提到的“腰部力量”就是气息在支持,这股力量由背、肩、臂一直贯通到手指,加上了气息的力量就会感到手臂力量大大增加,演奏出的和弦也就有力而扎实。扩展到整个乐段的和弦,更需要有气息的力量加入,身体状态才会积极起来,从而达到演奏效果。例如李斯特《匈牙利狂想曲第十一首》的尾声部分,音乐雄壮有力,情绪高涨积极,节奏欢快迅速,呼吸在这段音乐演奏的运用要积极,但不能提气,还是要气息扎稳,才会有力量的支持。

还有一点应该注意,在演奏中要尊重作曲家的创作意图,理解乐曲的上的所有标记,注意正确运用呼吸来表现强弱层次的变化、表情术语的渲染等,从而得到丰富的声音色彩,增强乐曲的艺术感染力。另外,起拍时的呼吸,就相当于指挥中的“预示拍”,包含了乐曲的速度、情绪、力度等。在演奏起拍时的呼吸节奏要与所演奏的作品速度、情绪、力度保持一致,如果乐曲是以抒情慢板开始的,触键前的呼吸则要深而缓慢;如果是一个急促的快板,在下键前的一刹那要急吸一口气。起拍的呼吸,要根据全曲的风格而定。掌握科学的呼吸理论,并运用到自己的演奏中,有助于表达出音乐的真谛。

三、呼吸使钢琴演奏更完美

钢琴演奏是一门表演艺术,演奏的初衷是为了感染每位观众和听众,使他们与演奏者或演奏的作品产生共鸣,通常是情感的共鸣。让欣赏者体会到音乐中触及灵魂的境界。这就要求演奏者在表演中要饱含深情,感情真挚充沛。而所有情感的表达都需要有“呼吸”才能准确体现。

钢琴演奏中的呼吸富有弹性、韵律和节奏。欣赏者往往是通过旋律来感受音乐,演奏旋律时有了呼吸才能有意味,才能去打动听众,在钢琴演奏中,每一个音符的演奏我们都会触及到作者敏锐的内心世界,如果我们在演奏作品时都能调整呼吸、运用呼吸,细致体会作曲家的情感表达并细致表现每一个细节,我们才能准确地表现出作曲家的写作意图,听众才能准确地感受到作曲家与演奏者的内心情感的呼应。“呼吸”在钢琴演奏中的合理运用使演奏者与观者在心灵上融合在一起。每首音乐作品都反映了作曲家的心声和情感,作品的强、弱所表达的都是作者内心涌动的情感变化,钢琴演奏者通过演奏来传递作品的内涵和音乐的魅力、表现作品的的情感起伏,演奏过程中,我们的身体动作会随着呼与吸的动作而起伏,观众和听众就会随着我们的呼吸感受到音乐情绪的细微变化,并能够理解作曲家和演奏者的思想感情。我们在演奏中将优美的乐音享受传递给观众和听众时,让“呼吸”贯穿了整个演奏过程的始末,运用呼吸控制身体各部位的协调,更为完美地呈现作品所要表达的内涵,使作品由内而外地放射出生命力。同时使观众和听众感受到钢琴演奏带来的无穷魅力。

总结

呼吸对钢琴演奏的影响是不可忽视的。它与表演的身体动作紧密结合,有助于更好的表达乐曲的情感,使演奏显得丰满而更具张力。没有完美的呼吸,就不可能有高超的钢琴演奏表现力。呼吸在钢琴演奏中应当作为一项素质训练被重视起来,能够合理正确的把呼吸运用到钢琴演奏中,是一名钢琴演奏者应具备的基本素质。掌握好呼吸的 方法,需要我们在平时的演奏中认真体会,深入研究和探索。

注①;《从艺术方面谈谈学习弹奏钢琴》(英)哈受尔砖·鲍尔著。《音乐译文》1980年第五期。

参 考 文 献

{1} 赵晓生.走进音乐{M}.上海:上海音乐出版社,2000.{2} 沈致隆,齐东海.音乐文化与音乐人生{M}.北京:北京大学出版社,2007.{3} {苏}A·阿列克赛耶夫.钢琴演奏教学法{M}.谌国璋,程白珊,译.上海:上海音乐出版社,1989.{4} [俄]根纳季·齐平.演奏者与技术{M}.董茉莉,焦东健,译.北京:中央音乐学院出版社, 2005.{5} [美]弗兰克·道斯.德彪西的钢琴音乐{M}.克纹,译.北京:人民音乐出版社, 1985.In brief analysis piano performance's“ breath”

Abstract: As the source of life's breath, at a piano recital, play an important role and significance.Piano Professor Zhao Xiaosheng famous educator said: “......no breathing, there is no phrase, no structure, there would be no life.....”。Reasonable right of respiratory muscles and psychological help to relax, to improve and play musical skills and have an extremely important role.The music has to breathe, it is there is life;if playing a musical attention respiratory problem, it is the first song on the lack of rhythm of the music and singing, thereby also lost their artistic appeal.Keywords: Piano Recital;breathing;musical expression

第四篇:浅谈钢琴演奏中的“放松”

【论文】

浅谈钢琴演奏中的“放松”

浅谈钢琴演奏中的“放松”

【摘要】在钢琴演奏中,放松不仅是最基本而且也是最重要的要求。只有学会了放松,才会掌握正确弹奏方法和钢琴的各种技巧,才能奏出优美,具有穿透力的声音。

【关键词】:放松

技术

动作

心理

在钢琴教学中,有的学生身体僵硬,头颈一点也不动,身体重心不作丝毫的移动,只是手指在机械地弹奏,弹出苍白无味、毫无光泽的声音;有的学生动作僵硬,手肘上下抖动,手肘紧靠身体,手指几乎没有上下动作等等,这都表明学生演奏是紧张的,不放松的。那么怎样才能做到放松呢?笔者认为要从两方面入手。

一、技能技巧方面。

1、首先要掌握正确地弹奏基本姿势

开始学琴起,就要让学生清楚地知道,坐姿规范的标准及要求。如果坐得太近,就会限制住手臂的活动,影响手臂的舒展。坐得太远,不利于手指的控制以及力量的集中。同样,坐得太高或太低都会影响弹奏的效果。正确的坐姿是双脚着地,放在踏板的前面,如果学生的年龄小,脚接触不到地面,就要放一个小凳在脚的下面。坐的位置应该是琴凳的前三分之二或者二分之一处,腰要挺直,身体与琴的距离应该保持前臂与键盘基本平行的位置。总之,要想反应灵敏,动作敏捷,就要保持良好的坐姿,这样才能为演奏时的放松做好充分的准备。

2、还要正确地掌握手臂(包括肩、肘、腕、手指)的放松。

肩膀也就是肩关节,它的状态应该很自如,很随意,略微有一点自动下沉的感觉。在弹奏之前,先活动一下肩关节,再转动一下头颈,感到肩膀放松自如,很舒服。在弹奏的过程当中,时刻想着肩部要松弛,也可以用呼气的方法来感觉肩部的放松。

肘关节,是上臂与前臂相连接的部位,在实际的弹奏当中肘关节抬起的动作是非常自然的,只要稍加控制,毫不费力就能做到放松。

前臂本身是不能动的,它主要由肘关节控制,并由腕关节带动,前臂不应该妨碍腕部的活动,反而应该提供最佳的状态,前臂经过腕关节的带动可以把力量自然的作用到手指尖上。

腕关节,是手与前臂相连接的部位,它直接控制着手,力量作用于手指。手腕的状态和作用,与肩肘关节是不同的,腕关节的一些动作、技能、技巧需要一些特殊的训练才能掌握,有很多练习曲和基础练习就是为腕关节准备的。

掌关节是手指与手掌的连接部分,它控制并掌握着手指的动作。由于它掌握着手指动作,只要手指状态是自然的,手腕是柔软的,掌关节就不会僵住。

3、弹奏中,避免一些多余的、没有意义的动作,有利于放松。

很多学生在弹奏时,总是喜欢把不用的手指高高地翘起或紧紧地夹住,这就造成了手部的紧张。那么在弹奏中,暂时不用的手指应保持放松自然的状态,轻轻地放在琴键上,虎口应保持半圆的状态。在弹音阶和琶音时,手腕不能上下左右一起动,要根据音的走向带动手 指转移。触键时手指不能塌指,手指落键以后马上让这个手指放松,不要再作多余的动作,这样就不会使手指因为紧张而出现更多的问题。

4、手指触键后应立即放松,使声音富有弹性。

钢琴的声音是一触即发的,当琴槌击弦的一霎那,声音就会发出,因此手指触键要很快地抓住一霎那这一“点”,我们叫它“发音点”。声音一旦发出,手指就要立即放松,不要再用力挤压琴键,使声音发硬、发闷,很难听。所以,手指要很快地触键,然后马上恢复自然放松状态,避免造成肌肉紧张。

二、心理方面:

一般的学生在自己家里或者是熟悉的地方,弹奏得都比较不错,但是在回课的时候,却差的很多,这些都是由于学生的心理素质不好,对环境的不适应而造成的,做为教师,要善于帮助学生克服紧张情绪,先要培养学生的兴趣,增强自信心,用精彩的示范和生动的语言来感染学生。在教学过程中,多鼓励少批评,其次要多让学生在众人面前演奏,这样可以使学生们互相学习,取长补短,并能够锻炼胆量。多举办一些观摩会,给学生们创造一种表演气氛。

总之,放松是钢琴演奏的基础,没有放松,就谈不上优美的音色,没有放松,就会导致钢琴的学习走上崎路,我们要学会放松,不断审视放松在钢琴学习和演奏中的重要性。

【参考文献】:

1、韩林申、李晓平、徐 斐、周荷君,《钢琴基础教程》,上海音乐出版社,2001年8月。

2、周广仁,《钢琴演奏基础训练》,高等教育出版社,1998年8月

第五篇:在有声有色的打击乐活动中培养幼儿的节奏感论文

乐教育是一种特殊的美感教育,它把旋律、节奏、和声、声调等音乐要素有机地组合起来,将美好的情感付诸声音的表达中,能拨动幼儿心灵中的琴弦,使他们产生强烈的情感体验。我班幼儿经过两年的节奏感培养,不仅能欣赏各种旋律的乐曲,而且他们对于音乐节奏的反应也比较敏锐,特别是二分音符、四分音符、八分音符节奏最突出。那么我们是如何开展活动,培养幼儿节奏感的呢?

首先,我从教育的需要和幼儿的年龄特点出发,注重教材的趣味性、多样性和适用性,以此激发幼儿参加节奏活动的内在动力。

幼儿年龄小,处于具体形象性思维阶段,他们认知范围和生活经验有限,同时兴趣又与学习的关系十分密切,所以教材必须十分有趣,才能吸引幼儿,如为使幼儿掌握节奏的强弱,我选择了节奏活动《大鞋和小鞋》,在有趣的踢踏声中,幼儿很快就感受到了大鞋、小鞋强弱的声音特点。在乐器的选择上我注重音色的形象性,帮助幼儿正确地选择符合拍子节奏的乐器,如《郊游》,我既让幼儿唱出活泼、轻松、亲切抒情的歌词,又让他们根据歌词旋律特点选择相应的乐器演奏。先熟悉旋律因而针对幼儿的发展水平和接受能力,现在我常常采用分组教学和集体练习相结合的方法,这比较适合幼儿对乐曲的掌握。

其次,抓好幼儿打击乐常规,为培养幼儿的节奏感打好基础。

演奏打击乐时,只有各种乐器的音色、节奏协调配合,才能产生出两的音乐效果。因此,幼儿是否有相互配合的意识格外重要。但幼儿的年龄小,他们的自我中心意识比较强烈,怎样才能让他们知道互相配合的重要性呢?我特意把幼儿的不整齐的声音录下来,放给他们听,孩子们都觉得难听,最后,幼儿终于知道了这其中的原因。原来大家都只注意敲打自己的节奏而忘了倾听音乐,缺少了相互的配合,为此,大家制订了几条打击乐的常规:

1.取放乐器听信号;

2.乐器不用放腿上,眼不看;

3.准备结束时看指挥手势;

4.演奏时眼看指挥,耳听音乐。现在,如果你来听我班幼儿的演奏,你会被那美妙、和谐的乐声所感染,他们都从打击乐活动中深深体会到了合作的快乐。

再次,积极发挥幼儿的主观能动性,培养幼儿的节奏感。

第一,激发幼儿的参与意识,每天“小舞台”前总会围着一群幼儿,他们听着欢快的音乐又唱又跳,又敲打,互相欣赏各自创编的节奏,虽然不像我们成人表现的那样合理完美,但无不透露出那份童稚、单纯;第二,发挥幼儿无穷的想象力和表现力,通过“卡拉OK”活动,我班几乎全部幼儿都喜欢上前表演、唱歌。“小歌手”还像老师一样选一部分“小乐手”非常为他伴奏,非常神气!于是,唱的小朋友表演得投入,而演奏的小朋友也一本正经地俨然是一个个大演奏家似的,如果请到的幼儿中有节奏不够稳的小朋友,“小歌手”还会对他鼓励说:“你好好地为我演奏好吗?这样我就唱得更好听了。”通过这些活动,不仅提高了全班幼儿参与打击乐活动的积极性,而且帮助了全班幼儿提高了合奏水平,发展了幼儿音乐节奏感。

当然,音乐教学是一个丰富而又复杂的研究课题,以上这些只能算是我的一点体会,今后还要继续努力,开展幼儿喜欢的音乐活动,提高幼儿的音乐节奏感,帮助幼儿今后能早日踏进神圣的艺术殿堂。

下载钢琴演奏中的节奏感论文[大全五篇]word格式文档
下载钢琴演奏中的节奏感论文[大全五篇].doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    双钢琴演奏在钢琴教学中应用论文(合集5篇)

    摘要:随着经济的发展,人类文明的进步,科技的不断的创新,越来越多的人开始重视自己的生活水平,生活水平的提升使得中国的综合国力有了很大的提升,在这个提议下,我们的生活不仅在物质......

    钢琴演奏中音阶练习的重要性

    www.xiexiebang.com 钢琴演奏中音阶练习的重要性 【摘要】音阶练习是钢琴演奏基本功训练的重要内容之一,音阶练习对于手指的平衡发展及控制运用能力具有十分重要的价值。本......

    论钢琴演奏中的放松问题

    【摘要】放松问题应该是学习钢琴最先讲解的注意事项,无论是坐姿、手臂、手指、脚等方面的姿势对钢琴弹奏和节奏的的把握都有较大的影响。这些演奏技巧是每个初学者必须掌握的......

    论文在音乐活动中培养幼儿的节奏感(精选5篇)

    如何在音乐活动中培养幼儿的节奏感 商洛市幼儿园王亚静 一切音乐活动都离不开节奏,节奏是构成音乐的三大要素之一,没有节奏就没有音乐。节奏感是音乐能力的重要组成部分,从小培......

    钢琴演奏教学中学生心理素质的培养论文

    钢琴演奏是一项高级的、复杂的综合性活动,具体的说就是高级思想与情感表现以及复杂的心理和生理活动等因素的综合运用,在这一过程中演奏者的心理调节能力很重要,也就是一定......

    如何把握节奏感

    如何把握节奏感 节奏是音乐的基本要素之一,在音乐中节奏起着举足轻重的作用。它是音乐发展的力量源泉。无论是西方音乐还是东方音乐,都将节奏视为音乐最重要的因素,从最初原......

    钢琴演奏中音阶弹奏技巧的探讨

    钢琴演奏中音阶弹奏技巧的探讨 作为乐器之王的钢琴,它具有宽广的音域、丰富的色彩,并有同时奏出多重音响的特性。因此,它除了担任独奏外,还可以与其他的乐器合奏、重奏,为乐器、......

    钢琴演奏中内心听觉能力的培养

    钢琴演奏中内心听觉能力的培养 [摘要]训练和培养音乐的内心听觉能力对于一个演奏者来说至关重要,钢琴演奏者想要准确的诠释演奏曲目必须依赖自身良好的音乐内心听觉能力。本......