第一篇:深度解析副科钢琴教学在声乐表演专业中的运用
摘 要:副科钢琴教学是我国专业音乐院校及相关艺术院校里针对非钢琴专业学生开设的一门基础必修课,是现代音乐院校总体音乐教育形式的一个重要组成部分。文章以声乐表演专业学生为对象,探讨副科钢琴教学在其领域的辅助性、互补性、交叉性功能以及所起到的重要作用。
关键词:副科钢琴;声乐表演;因材施教;协作能力;趋势;收益
在现今很多专业音乐院校及相关艺术院校里,钢琴已经成为学生不可缺少的、重要的学习工具,把它比作是打开一切音乐之门的必备钥匙和基础语言,一点都不夸张。众所周知,主科钢琴教学在我国近百年的历史发展长河中已经逐渐积累和总结出一套相对成熟的教学法体系,并以培养高、精、尖的专业艺术人才为教学目的;而副科钢琴教学是我国专业音乐院校及相关艺术院校里针对非钢琴专业学生开设的一门基础必修课程,是现代音乐院校总体音乐教育形式的一个重要组成部分,它涵盖的学科面非常广,实际应用前景深远,几乎所有音乐院校及相关艺术院校的不同专业师生都会接触应用到钢琴这种古老而如今依然充满生命活力的乐器。
音乐院校的副科钢琴课是一门专业基础课程,同时也是非常重要的一门艺术实践课程,它具有其他课程不能替代的作用。学生学习钢琴的过程亦是一个在学习中全面提高音乐修养,培养音乐感知力、理解力和鉴赏力等整体素质的重要过程,它的意义和作用是不容忽视的。
一、教学设置与现状
声乐表演专业副科钢琴学习时间为两年,每周一课时,采用一对二的教学模式。在整个教学过程中,能够面对面与学生交流,随时更正学生出现的问题,并及时给予正确的示范指导是其教学的一大优势。但是,副科钢琴教学属于新兴的教学领域,它相对于专业钢琴教学来说,在人力物力方面相对匮乏,且在社会共识性及教学理念上存在着一定的差异和认知态度的不同,针对这一特殊情况,笔者认为副科钢琴在教学模式及教材构建方面都需要进行更深一步的研究实践,这样才能满足副科钢琴教学的社会需求。
二、教学的重要性
副科钢琴衍生于主科教学之后,它是许多艺术专业学生必须学习的第二课程。它的重要性、特殊性和多样性也就随之体现出来,尤其是声乐表演专业的副科钢琴学习。学习钢琴的基本演奏技能、掌握钢琴音乐语言的过程,也是一个在不断提高钢琴演奏水平中逐渐培养自身的音乐理解力、鉴赏力以及诸多音乐风格、音乐结构的基本把握和较为准确的认知能力的过程,从某种意义上说,钢琴学习的过程就是一个较为全方位的音乐综合能力的学习过程。因此,怎样在最短的时间里把握住音乐艺术中具有的共性知识点,怎样最大限度的发挥副科钢琴的辅助功效,并良好的与自身的专业学习相结合,为专业学习补充所需的养分,提高学生全方位的音乐知识应用能力,以便在今后的工作和再学习中使钢琴这件乐器成为得心应手的工具,势必是每位副科钢琴教师责无旁贷的责任。
三、学生现状及对策
在实际的副科钢琴教学过程中,面对具有不同层次、不同程度、不同学习背景等的学生,如何让学生在较快的时间里掌握基本的钢琴演奏技巧,让有基础的学生在两年学习中更上一层楼,成为我们副科钢琴教学需要面对和解决的具体问题。根据近5年来对学生的摸底抽查,大致可把学生的钢琴基础和学习时间长短分为三类。
第一类:基本不会或者完全不会弹奏钢琴。对于这类学生,必须要从基本技能抓起,掌握正确的弹奏方法。教学方法先从断奏入手。断奏技巧是让手指学会支撑重量,它是触键的基础;待基本掌握断奏技巧后就可以进行连奏的学习。连奏是让手指学会重量转移,是弹奏的关键。学会重量的转移,就能避免紧张和僵硬,使手指的灵活性、独立性得到进一步加强。
第二类:中等程度。这部分学生占了很大的比例,此类学生在进校之前,学习过一段时间或者突击训练过一两首曲子,但基本功不扎实,欠缺正确、科学的弹奏方法。因此,对于这些学生,可以在有限的教学时间里采取教师在课堂上及时指出问题、纠正问题,学生在课后自行练习消化的方法。学习的重点可更多放在让学生弹奏一些风格鲜明、代表性强的钢琴小品上,使学生一方面逐步形成较为规范的弹奏理念,同时又扩大和充实了他们的音乐视野、提高了音乐鉴赏力。
第三类:高级程度。这类学生一般学习钢琴的时间较长,甚至有些学生已经通过了高级别的钢琴艺术水平测试,他们属于声乐表演专业副科钢琴学生中的佼佼者。这类学生对于基本的弹奏问题都能自行解决。如何更好地培养他们对音乐的全方位把握,如何提高他们的音乐修养和综合艺术素质,如何将音乐通过自己的理解用钢琴的声音来传递和表达,是他们重要的学习内容。
四、因材施教
副科钢琴的学习时间为两年,在此,我们分阶段,分步骤在教学模式和教材的选编上进行了细化教学。
(一)技术、技能训练和乐理中的调试、调性相结合
基础训练中的五指练习,音阶练习,分解半分解和弦练习,长短琶音练习等从最初的钢琴学习阶段同步进行。
例如:库贝练习曲,op.17,no.1:是一首区别于传统曲目的手指练习,用卡农的写作手法,旋律具有流动性,学生一方面训练了手指,同时又接触到新的音乐元素。
车尔尼初级教材op.803,no.1:是断奏和连奏相结合的一首作品,这首作品在旋律上容易让学生接受,没有那么枯燥无味。op.803,no.2:是一首训练左手断奏和连奏的作品。
路德维希•赛特的op.108,no.12:是一首培养学生左手连奏和左手歌唱性的作品。
传统教材拜厄的前半部分,也是初级学生的常用教材,因为它的旋律优美流畅,学生在学习时容易较快的接受并记住旋律。
(二)挑选适合声乐表演专业学生学习的钢琴曲目
声乐表演专业学生分为美声和民族两种唱法,一些声部过于复杂、旋律较为抽象的钢琴曲目对他们来说显得枯燥且不易接受。特别是民族唱法的学生,有部分同学未接触过五线谱,纯钢琴谱本的曲目难免会增加这类学生在理解和接受上的负担。因此,适当调整教材的搭配,多添加一些具有本民族民间旋律的钢琴小品是为必要。这样既减轻了学生对钢琴的抵触感也让学生更快地适应了五线谱的学习和对钢琴语言的了解。
例如:《小松鼠》是一首改编的小乐曲,旋律非常亲切,学生在弹奏时容易上手;李重光的《游戏》尽管是一首练习曲风格的小曲,但它的标题性让学生学习起来不觉枯燥,还可调动学生的想象力;此外,《北京的金山上》、《八月桂花遍地开》、《沂蒙山小调》、《嘎达梅林》、《三十里铺》、《黄水谣》等许多民族民间曲目,也是声乐表演专业学生较易接受和较为有效的钢琴学习曲目。当然选用不同时期的声乐歌剧作品改编曲,也是教学中的一个重要内容。例如:歌剧《贾尼•斯基基》中我亲爱的爸爸,《弄臣》中女人善变,《阿伊达》中的大进行曲,《唐璜》的那就手拉手去吧等等,均是学生熟悉的歌剧旋律,采用这些钢琴改编曲进行教学,教与学的过程更愉悦,学生的演奏更加得心应手。
(三)学生之间协作能力的培养也是教学上的一个重点
作为一种工具性角色,副科钢琴教学的主要任务和目的是让学生在通过两年的学习后,钢琴能成为他们在今后学习和工作中的一件必不可少的重要工具。因此,在教学中应适当加大四手联弹、伴奏训练、弹唱训练等协作能力的培养。例如:《草原英雄小姐妹》、《木偶兵进行曲》、《孤独的牧羊人》、《doremi》等四手联弹曲,都是学生喜爱协作演奏的曲目。此外,让学生相互弹奏彼此耳熟能详的声乐伴奏谱,甚至自弹自唱一些通俗歌曲,也是培养学生钢琴实际运用能力的另一教学手段,且教学效果非常好。
诸如种种教学方式及教材搭配,在声乐表演专业的教学运用中不胜枚举。通过这种教学,学生不仅掌握了一定的演奏技能,而且在学习中感受到快乐,增强了自信,并充分调动出学习的主动性和创造性,拓展了潜能。
关于副科钢琴教学领域的探讨还有很多,在此笔者只是初步探讨了这个课程在声乐表演专业教学上的一些教学模式和教材构建的设想。虽然副科钢琴教学的发展还没有达到钢琴专业教学那样的成熟,但是这并不会影响它自身不断发展完善的趋势。笔者相信,副科钢琴教学将在艺术教育这个领域中逐渐成为一颗闪耀的恒星,让我们拭目以待。
第二篇:声乐教学中的表演训练
声乐教学中的表演训练
内容摘要 :歌唱表演艺术是多方面知识的集中体现,在教学中,教师不仅要求、引导学生寻求歌声之美,还要处理好声、情、表演技巧之间的矛盾,以及上课与上台的辩证统一的关系,更好地促进我国声乐教学与声乐表演艺术的全面发展的关系。
关 键 词 :声乐教学 歌唱 表演 训练
在声乐教学中,教师不仅要求、引导学生寻求歌声之美,而且还应加强对学生们的歌唱与表演、形体的有机结合的教育,使学生们获得声、情、形并美的新境界。要想达到此境界,就需要教师平时严格要求与训练,只有这样才能使学生在今后的表演艺术中有更大的作为,使他们逐渐地达到声情并茂“尽善尽美”的艺术境界。然而那种认为只要掌握了一套先进的、科学的发声技巧或具有一副好嗓子,就什么都有了的想法,是不足取的。因而,表演艺术是声乐教学体系中一个不可忽视的课题。
一
歌唱是音响艺术,但不是歌唱者随心所欲制造出来的,是作曲家们善于运用音乐的多种素材(节奏、节拍、调式、和声、对位、速度、力度……)精心设计出来的,用以表达某种思想感情的旋律。可以说,出色的表演技巧与完善的歌唱艺术,在艺术表演中是相辅相成的,缺一不可;反过来讲,脱离了歌唱的艺术表演,表演技巧也将失去其自身的价值。声乐的艺术魅力与美感效果,取决于声乐的情感体现,声情并茂、以声传情,正是以情作为声的体现基础。如果我们掌握了各种声乐技巧,而缺乏情感的准确性和生动的表达,只知唱,而不知或不善唱情,同样不可能完成艺术的创造任务。“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。声成文,谓之音。”“唱者不得其情,则邪恶不分。悲喜无别,即便声音绝妙,而与曲词相悖,不但不能动人,反令听者索然无味矣。”故作为一位歌唱家或声乐教育家,仅精通发声是不够的,还必须是位相当出色的音乐家,并有运用声音来表达歌曲的能力。因此,声乐艺术如失去了情感的动作性和其表情力量,那么歌唱就失去了灵魂的光芒。在声乐教学过程中,学生的声音需要训练、培养,而歌唱中的情感运用和表现也同样需要训练和培养。只有训练有素的演唱者,登台时才有可能自如地表达歌曲内容的内在美,使其以情带声、以声传情,达到声情并茂的高超艺术境界。而那种认为可以以声带情,或是只要有了一副珠圆玉润的好嗓子,依词曲就能唱出动人心弦、感人肺腑的歌唱的方法是不实际而片面的。歌唱演员的舞台动作和表演的协调,是声乐艺术不可分割的一部分,是歌唱者利用嗓音、控制和使用表演构成了统一的舞台形象,以取得声情并茂、拟形传神、慑服人心的艺术效果。所以用训练有素的歌喉,出色地表达歌曲的音乐词汇,调动自身表现自如的机体,有力地辅以表演动作,是声乐演员肩负的双重任务。就一般歌唱演员来说,表演训练与歌唱训练相比,有相当多的人没有像重视歌唱那样来重视表演的训练。这就造成了舞台动作的表演规律的缺乏,对于如何创造一个深刻而动人的舞台艺术形象,更缺乏自觉的追求和深入细致的研究。
二
古今中外一切卓有成就的音乐表演艺术家,无一不具有高超与独特的表演技巧以及渊博的知识,因为艺术表演是来源于生活的,它是生活中人类各种感情的集中、提炼、美化、再现和升华。从事这项工作的歌唱者和教师需具备相应的知识结构,比如:音乐基础理论、和声、曲式、复调、音乐史、艺术史、文学史、美学、政治、表演理论、语言学、音韵学等。总之,歌唱者应具备或超过常人所了解的知识范围和文学修养,才能从不同的侧面反映音乐作品的时代风貌,使其在歌唱时掌握好以往各个时代的音乐作品,并反映其实质。杰出的女高音歌唱家卡拉斯,之所以能在声乐与歌剧表演艺术中取得举世无双的卓越成就,就是与她掌握了非凡的歌唱技巧、表演技巧以及有很好的文学修养分不开的。由此可知,对歌曲内容理解得越深刻,越能获得丰富的内在思想感情,就越能增强歌唱的表现力。然而演唱这优美的歌声和内蕴的激情又必将有外在的形态动作美,使歌声伴随演唱者的丰富内涵及舞姿,更深刻、更突出、更鲜明地增强声乐的表现力。由此可见,声乐表演艺术是声乐语言、舞蹈动作相互关联、相互扶助的血肉关系。
所谓内在实质是人的内心、思想、心境、理想、道德、性格及对外界的各种矛盾现象的情感反应成理性上的分析、判断。所谓外在是指这种思想情感对内心活动的表达,即通过感染,产生共鸣,从而达到其应有的艺术效果。内在是外在的源泉,内在是外在的依据,外在是歌唱者恳切的流露与表达。否则他们将成为无源之水、无本之木,在舞台上就会出现做作,没有真正的感染力,只能符合生活中的特殊需要,不符合艺术的表现需要。对于上述情况,只有教师平时严格要求,时时注意,才能不断地提高、丰富自己的审美境界。从内心理解、分析作品的思想情感,提高歌唱与表演艺术的能力,使艺术在时空感方面得到声情并茂的构思、布局和变化,并设计其蓝图,使台上的表演与台下的观、听众融为一体。
三
脸和眼是人之心境和窗户,这是众所周知的,每个学习音乐艺术的人都应恰到好处地掌握它。音乐作品中的喜、怒、哀、乐、厌、恶等,都是用这两部分来表现的。表现得越淋漓尽致,出神入化,愈是让人赞叹。这就需要我们做教师的耐心地去训练、去引导。然而学生在平时更要重视对社会的观察、分析、研究、体验,去丰富生活,这样才能使其表演的歌曲内容不干枯、造作、虚假而浮浅,把作品所要塑造的形象,创造得丰润充实,生动自然,深切。常有“一生唱此曲,而不知此曲所言何事,所指何人,口唱心不唱,口中有曲,而面上、身上无曲,此所谓无情之曲。”①“声为情役,腔为情设”“情之所至,音之所生”。动人要先动情,所以作为一个歌唱者首先要有饱满的歌唱热情,即“未成曲调先有情”的情绪。也就是说,一首歌曲的感情体验,是从歌曲的局部分析和理解中入手的,如果只注意一些发声技巧问题,注意力没有集中到歌曲中去,这就很难表达歌曲的感情了。
总之,歌唱中的表演艺术是多方面知识的集中,声乐教师要做到这些,必须勤勤恳恳地去训练、培养我们的学生,尽量使他们在校期间多学到些知识,才能更好地服务于社会,对此我们应恳切地说:“这是我们教师的一种责任、法则和规律,也同样是职业道德。”如不了解这一点,而只是在声乐教学中一味强调发声技巧、节拍、节奏、吐词、咬字等,就像只教其磨刀,而不管其砍柴一样顾此失彼,以致我们的教学走向无法完美、难尽人意的地步。因而,希望教师在教学中正确地处理好声、情、表演技巧之间的矛盾,以及上课与上台的辩证统一的关系,更好地促进我国声乐教学表演艺术的全面发展与进步。
第三篇:钢琴教学中常见问题解析
钢琴教学中的常见问题解析
摘要
钢琴教学是一项专业性很强的工作,作为钢琴教师,不但要在教学中了解学生的心理状态,而且要引导和控制学生的心理过程,连续不断引发他们丰富的情感,培养他们良好的心理素质。体现在具体的教学活动中就是要教给学生感受、理解与掌握音乐内涵的本领,要把握学生的心理特征,合理安排钢琴教学的进度和方法,启发学生的创造性思维。
针对学生钢琴学习中的心理问题并根据学生期的心理特点,探讨提高学生钢琴学习质量的有效方法,诸如及时更新教学内容,教学手段,教学层次;培养学生的学习兴趣以及创造性思维能力;坚持因材施教的原则等。从而使目前社会音乐教育从侧重技能朝侧重素质教育方向转化。本文拟针对钢琴教学中常见问题的解析深入剖析问题的本质,找到解决问题的办法。关键词:钢琴,教学,常见问题,解析; Abstract
Piano teaching is a highly professional work as a piano teacher, not only in teaching the students to understand the psychological state, but also to guide and control the children's psychological process, a continuous trigger their wealth of emotions, and foster their psychological well-quality.Embodied in the specific teaching activity is to teach students to feel, understand and grasp the musical content of the ability to grasp the psychological characteristics of students, reasonable arrangements for the progress and methods of teaching piano to inspire students in creative thinking.Piano study for students of psychological problems and psychological characteristics of students according to period, ways of improving the quality of learning the piano students effective methods, such as the updating of teaching content, teaching methods, teaching levels;to develop students interest in learning and creative thinking ability;and adhere to individualized of the principles.So that the present social skills in music education from an emphasis on quality education focusing on the direction towards transformation.This paper intends to frequently asked questions for the piano 1
钢琴教学中的常见问题解析
teaching in-depth analysis of the analytical nature of the problem and find solution to the problem.Keywords: piano, teaching, frequently asked questions, analysis;
目录
摘要..................................................................................................................................................1 目录..................................................................................................................................................2 引言..................................................................................................................................................2 第一章、加强对学生综合素质的培养...........................................................................................3
1.1、培养学生良好的演奏心理素质......................................................................................3 1.2、培养学生的心理素质......................................................................................................4 1.3、分析学生演奏时的两种心理状态..................................................................................5 第二章、培养坚强的意志力.........................................................................错误!未定义书签。
2.1、意志的表达....................................................................................错误!未定义书签。2.2、技能的进步....................................................................................错误!未定义书签。第三章、钢琴教学中的常见问题解析.........................................................错误!未定义书签。
3.1、关于触键力度和放松的问题........................................................错误!未定义书签。3.2、关于手型的问题............................................................................错误!未定义书签。3.3、手臂协调性的问题........................................................................错误!未定义书签。3.4、感情标记和真实音乐情感表现的问题........................................错误!未定义书签。结论................................................................................................................错误!未定义书签。致谢................................................................................................................错误!未定义书签。参考文献.........................................................................................................错误!未定义书签。
引言
钢琴演奏毕竟是一项充满感觉和灵性的事业。先天的对音乐的敏感固然重要,而后天的培养训练更为重要。客观上存在着人的天赋的差别,人们对声音的感觉,对音乐所引起的内心共鸣是不一样的。而只有研究了作品的种种特征,才能使自己的主观感受与音乐表现经得起推敲,做到真正提高自身演奏的音乐表现力。实际上,这一切需要借助于天赋,借助于深刻的理解、科学的逻辑、完善的技巧、富有造型的声音,再加上演奏者的表演欲望和专注。所以,作为钢琴教师的全部工作,应是培养学生能够很有激情地演奏作品、表现音乐,同时又有很好的理解力和技术能力,使学生在我们教师的教育培养下,健康全面地成长。
钢琴教学中的常见问题解析
我们在教学中更应该加强学生对音乐作品的深刻分析理解,了解作曲家的生平、创作的时代背景,掌握住乐曲的性质、总的轮廓、形象及风格。让学生开阔眼界,扩大知识面,尽量鼓励学生的创造性。作为教师我们要具备雕塑家的本领,要因物造型,充分挖掘每个学生的潜力,精心引导发挥学生的特长,使他们的演奏水平真正超过老师,把他们培养成祖国的优秀人才。
第一章、加强对学生综合素质的培养
1.1、培养学生良好的演奏心理素质
钢琴是一门表演艺术,除了技能与修养等各方面能力素质外,关键是要弹给别人听,给听众以欣赏的。如只能自己关起门来弹才能发挥正常水平,而一有人听就紧张和失误,这就不行了。因为我们不论是演奏还是考核都要面对老师或观众。对上台易打折扣的学生,要让其多弹给别人听,多锻炼,同时要针对其思想中的顾虑,予以分析解除,让其明确演奏作为汇报、检验,做好充分准备后,上台应集中思考音乐表现;至于万一临时有些失误,不要影响情绪,而要全力把后面弹好。此外,老师要减少责怪等压力,使学生无后顾之忧,保证演奏时主动积极的心理状态,这样才能做到正常发挥。人的各种活动都是在心理的调节和支配下实现的。良好的心理品质,是各种活动成功的必要条件。钢琴演奏不仅需要有良好的演奏技艺,还要演奏者具备良好的心理素质。
心理素质是人对于自身思想情感的控制、调节,对于内外干扰的排除以及时空变化的适应等的心理机制。教师在教学中,一方面要强调加强基本功训练,让学生掌握全面、熟练的专业技巧,这是学习的目的和演奏成功的基础与前提。所谓“艺高人胆大”,掌握了扎实的基本功以及全面、熟练的技巧,演奏与运用时才不会有技术困难和思想负担。另一方面,要对学生进行有效的心理素质训练,提高其心理自控能力。音乐教育专业的学生都学习过心理学课程,教师可引导学生运用已有的心理学知识,学会培养和调节自身的情绪,支配自己的学习和演奏活动。
钢琴教学中的常见问题解析
1.2、培养学生的心理素质
教学中对学生的心理素质培养包括以下几方面:
1.培养强烈的表演欲望。如经常举行小型的演奏观摩,创造一种表演气氛,激发学生的演奏欲望;学生登台表演时,教师可作适当的心理暗示,如多作鼓励或让学生上场前回忆发挥好的情景。使之增添自信,缓解紧张情绪。
2.培养和谐的心理状态。钢琴教学的过程也是培养学生心理素质的过程。课堂上教师应注意自己的情绪和方法,使学生有一种积极、和谐的心理状态。例如,教师不可在课堂上表现得粗暴急躁或漫不经心;学生回课时教师一定要耐心听完,不可轻易打断其演奏,培养他完整演奏的习惯;经常开导学生的思想,使其排除学习与演奏中的各种“杂念”,让学生明白,任何事物不可能时时都完美无缺,演奏过程中出现一些差错都是正常的现象,有了这种认识和思想准备,演奏时就不会有怕错的心理负担,同时也可避免因为偶尔的失误而在心理上投下失败的阴影;对学生成功的演奏及时给予赞许和鼓励,使其体验获得成功的喜悦等等。
3.培养灵活的应变能力。灵活的应变能力做到“处变不惊”,镇定自若地继续演奏下去,以保持乐曲的完整性。这种能力来自于丰富的演奏经验,需要教师在教学中帮助学生逐渐积累。如平时就要让学生明白演奏与练习的差别,学会适应;演奏时要有清晰的思维和冷静的头脑,有适度的分寸感;养成注意力集中的习惯,全身心投入音乐;加强艺术实践,常在不同对象、不同场合、不同条件下进行演奏,适应各种实际需要等。
4.培养正面思维的习惯。所谓正面思维,指在练习与演奏中更强烈地关注自己的优点和成绩,积极地去争取成功而不是消极地避免失败,以增添信心,让成功的喜悦、愉快的心理体验伴随学习的全过程。
教育心理学研究认为,人的自我评价水平是一种内存的压力计。正面思维的习惯易形成一种成功型的自我评价系统,减少或避免对于失败的消极心理体验,通过不断地自我暗示而导致自我承认,逐步树立起成功的自我形象,促进良好的心理品质的形成。钢琴学习者的自我评价,突出表现在对自我能力、演奏效果和技术难易三个方面的认识和看法上:成功型都具有坚定的自信心,喜欢公开演奏,对自己每一微小的进步都充满喜悦和自豪之情,对练习、演奏中的失误和不足能认真对待且处之泰然,喜欢迎接高难度技术的挑战;失败型者大多亦要强,不甘
钢琴教学中的常见问题解析
人后,但经常把自己的能力限制在远低于实际能达到的水准上,在练习和演奏时胆怯、被动,过分看重失败和不足,容易导致挫折心理的产生。其实,成功型与失败型自我评价系统的主要区别仅仅在于对待同一问题的主观看法不同,角度不同而已。同样走了一半路程,成功型者说再走一半就到了,而失败者却说才走了一半。
5.培养心理练习的习惯。这里的心理练习指脱离钢琴和乐谱,仅在头脑中反思思考演奏中的实际动作的进行过程。心理练习是一种想像练习,不受时间、地点、器材(即钢琴)的限制,肌肉不会产生疲劳。正确、经常地在心理练习能收到较好的训练效果。俄国钢琴家马尔克.哈姆布尔格曾深有体会地说:“问题不在于一个人花了多少时间在键盘上,而是动了多少脑筋在键盘上。我的最好的练习都不是在键盘上做的,我用思考去直接解决问题。”将心理练习与实际练习相结合,可提高技术训练效果,同时心理练习需要有清晰的思维,丰富的想像力和高度的注意力,可以对练习者的思维能力、想像力和注意力等心理素质进行有效的训练。
1.3、分析学生演奏时的两种心理状态
1.关于紧张:说到演奏心理,大家都会想到“紧张”这两个字。对于紧张,我们不要一概而论,我认为紧张可分为两种:必要的、积极的紧张和不必要的、消极的紧张。当演奏者走上舞台时,被明亮的灯光照射着,千百听众安静地倾听着,这时演奏者必须会产生与平时练琴不同的感觉,心跳将加快,呼吸也会相应地急促起来。这种紧张是正常的现象,对演奏者来说也是非常必要的。演奏者在舞台上有高度的责任感和强烈的进取心,神经中枢处于高度兴奋状态,同时又有相应的抑制,使演奏者能清醒地控制自己的情感和动作,即热情又镇定地完成演奏,这种紧张是积极的。美国小提琴家海菲茨演奏之后,额头微微渗出汗珠,有人问:“海菲茨先生,您这么大的演奏家还紧张么?”海菲茨说:“艺术创造总是有些紧张的。”没有这种紧张是不好的,演奏者在听众面前缺乏责任感和进取心,演奏时精神不集中,或者由于上台之前对演奏缺乏心理准备,反而会产生怯场心理。
2.关于跑神
钢琴教学中的常见问题解析
“跑神”是演奏者因为注意力过于分散而不能很好地控制自己的感情,支配自己的动作,影响了演奏效果的现象。
上台演奏的“忘我”和“有我”:演奏艺术是再创造的艺术。演奏者在台上要表现出乐曲中所塑造的音乐形象,而不是自己;只能把角色带上台,而不能把“我”带上台,这样才能把听众带到作品的音乐中去。如果我们希望能以自己演奏的音乐打动听众,首先要自己被音乐所打动。著名作曲家,钢琴家拉赫玛尼诺夫曾说:“心灵是音乐中无法用力度记号来表达的最高级表情的源泉。”音乐是表达感情的,演奏者要有灵感,否则你的演奏尽管在技术上完美无缺,也只能是干巴巴的手指的操练。如果你的演奏充满感情,听众有时甚至可以原谅你某些细节上技术上的不足。当演奏者投入到音乐之中,就能排除不必要的杂念,创造性得到充分的发挥,有时还可获得平日所没有的灵感。
第四篇:比喻教学法在声乐教学中的运用
比喻教学法在声乐教学中的运用
[内容摘要]比喻教学法在声乐教学中有广泛的应用。本文分析了比喻教学法的生理心理学原理,教育学基础,探讨了比喻教学法在声乐教学各方面的运用。
关键词:比喻教学法生理心理学原理教育学基础在声乐教学中的运用
声乐是以人体歌唱器官为“乐器”,用科学的发声方法发出优美歌声的音乐艺术。经过长期的教学实践,声乐教学艺术也逐渐演进和成熟起来,逐渐创立了流派众多的声乐教学理论,产生了各具特色,行之有效的教学方法。这其中,比喻教学法由于极富启发性而深受声乐教师的青睐,在声乐教学中的应用尤为广泛。
一、比喻教学法的生理心理学原理
俄国著名的生物学家巴甫洛夫认为:人体的一切生理活动是与大脑皮层的反射作用和高级神经活动分不开的。而歌唱技能的形成,正是由于在反复的练习中,大脑皮层经常接受到按一定顺序出现的刺激物的作用,因而形成某种与之相应的暂时联系系统,即动力定型。声乐教学的过程,正是经过系统规范的长时间的训练,使一系列歌唱动作能按一定的顺序自动地得到实现。
在声乐教学过程中,学生自己练声的首要目的就在于使内耳熟悉他想发出的声音,然后体验并逐步发出近似想象的声音。比喻教学法正是基于语言思维对于中枢神经的有机调控之上,通过教师简洁、生动、具体、形象的语言描述,凭借“表象与联想”的高级神经活动,间接地控制、调整歌唱器官的运动,使优美地“演奏”自身“乐器”成为可能。
二、比喻教学法的教育学基础
声乐教学是一门规律性极强的应用科学,又是一种富于创造性的思维劳动。声乐教学法的客观主体和研究对象是人,因此,在实施声乐教学的过程中,一定要紧紧抓住人类富于创造性思维的特点,运用科学的方法,准确明了的教学语言和欣赏学生的亲切教学态度来激发学生主动学习声乐的创造性思维能力,在教师循序渐进的指导下,使学生潜在的优秀演唱素质得以充分的挖掘并运用于实践。
在声乐教学中,抽象的声音概念,歌唱感觉是看不见,摸不着的,而声音又是具体的。把抽象的声音概念,歌唱感觉变成看得见、摸得着的具体的声音,仅靠讲解和训练是不能奏效的。实践证明单纯的技巧训练和反复的说教灌输等教学方法,往往会使学生感到枯燥和乏味,产生厌倦情绪和逆反心理,这对学好声乐这门课程是极不利的。比喻教学法就是教师在声乐教学中运用各种形象的比喻,将抽象的声乐理论和声音概念变得直观具体,引导学生的想象,使学生易于“感觉”和“认识”到正确的声音概念和歌唱状态。
三、比喻教学法在声乐教学各方面的运用
(一)在呼吸方面
用示范和启发式语言教学,达到强调气息支持和正确起音,连贯歌唱的目的,是17、18世纪欧洲美声学派主要的教学原则和方法。当时的声乐教学中很少用生理学来解释呼吸的具体方法,但是却善于用形象化的语言、比拟、暗示来达到所预期的目的。比如要求学生象“闻鲜花”,象“雄鹰展翅飞翔”那样的呼吸,气息的控制应像小提琴演奏中运弓那样平稳、流畅、抑扬、自如。还让学生体会哈哈大笑、咳嗽时的腹部感觉,或者模仿狗喘气时的腹部动作等。
在我的教学实践中,常把气息的控制比喻成骑马,时而快,时而慢,既要让“马儿跑”,又不能“信马由缰”,失去控制,唱高音时犹如“纵马越山涧”,既要充满勇气,又要沉着冷静,准备充分。而气息连贯与流畅,更像是游泳样,身体要放松,没有多余的劲儿,这样才能使喉咙完全贴在气息的支点上自如歌唱。无数教学实践证明,用形象比喻的方式训练出来的声音比较自然,而且容易使气息与发声,与歌曲的情感内容,与舒适自如的演唱心理相结合,能较好地培养声情并茂的演唱状态。
(二)在发声方面
20世纪著名声乐教育家凯萨里在《声音的科学和感觉》中提出了“音柱”学说,把歌唱从起音到共鸣都作出了形象的比喻,他主张在起音时,声带的感觉犹如飞机降落地面似地、柔和而又迅速地在气息上有一个向下又向前的滑翔着陆的动作,同时他又强调:只要心中这样想就可以了,生理上自然会自动地调整,千万不要故意去使劲,以致夸张过分,成为喉音。
沈湘教授在阐述歌唱发声的共鸣原理时,用“吹小号”的形象比喻将这一理论说得通俗易懂。他还在教学中要求学生用“心理表象”的方法,去想象胸腔是个“口小、颈细、肚大的空瓶子”,歌唱时要想像“贴着咽壁吹瓶口”,这些完全是高级神经系统的形象思维活动产生出来的精神力量,而生理上的力量微乎其微,这样就可以使高音的演唱变得轻松又省力。
说到气息与声音的辩证关系时,经常会听到这样的比喻:气息就像是一根“绳子”,而声音就像是“珠子”,气息的连贯是声音连贯的前提,这就像用绳子串起珠子一样;气息就好比是铁轨,声音就像行进的火车,声音不能与气息脱节,犹如火车不能脱轨一样;歌唱时的喉头位置就好象是钟摆一样,既要保持松弛的闭合状态,又要在气息的流动中自然碰响,气息连贯流动是主,声门适度闭合为辅,二者相辅相成,缺一不可。总之,运用形象化的语言,既亲切,又不能“有字无声”,太“开”太“白”。美声唱法的咬字要领是“子前母后”即子音要靠前,母音则相对地说来靠后。各种母音的声区和共鸣位置的统一,乃是声音连贯的基础,而子音是破坏声音的连贯性的,所以子音要发得迅速而果断,发出后要立即迅速退回到母音的发声部位上来,形象地说,要像手指碰到热烙铁那样赶快缩回来,这样才能做到既“字正”而又“腔圆”。
我国传统唱论就曾用“字是骨头韵是肉”来比喻歌唱时吐字和归韵的辩证关系,而且将咬字的技巧形象地比喻为:“字在嘴里的劲头要像大猫叼小猫一样”,明确指出既要吐字准确清晰,又不能将字咬死,破坏了气息的连贯和声音的圆润。
我认为,歌唱的气息、声音和语言的关系就像是水,船和乘客一样,水动舟行――气声协调,船载客至――声字相谐,气,声宇三者应统一于歌唱的整体中,不能分割,脱节。除此之外,在教学实践中,我常用“有的放矢”来启发学生在念字时要将所有的字都要像射箭样集中于“靶心”的焦点之上,密集的语言就像是连珠箭一样准确而又集中,从而达到清晰而又连贯的语言效果。
总之,复杂多变的声乐技巧,在很大程度上靠的是抽象的感觉。在声乐教学中,就是要通过敏锐的观察,运用科学而充满智慧的教学方法,使抽象的声音概念“形象化”,有效地激发学生的学习兴趣,启发学生的想象力和理解力,将自觉的创造性思维贯穿于声乐学习的全程,使声乐教学取得事半功倍的效果。然而,比喻教学法并不是万能的,由于它是建立在个人的主观感受之上的心理想象,所以难免会陷入形而上学的“唯心”误区,使教学目标偏离正确的方向。因此,教师在运用比喻教学法时,绝不能仅凭自己的“想当然”,必须抱着严谨的科学态度,再经过实践的反复检验,最后形成准确无误的文学语言。同时,我们还应看到,比喻教学法并不是孤立地运用于声乐教学中,它往往和其他教学法交织在一起,灵活运用,优势互补。
第五篇:色彩在钢琴教学中的运用论文
内容摘要:
钢琴演奏是高等师范院校的一门主要课程,同时,钢琴又是社会需求量最大的具有实用功能的一种乐器。如何进一步完善钢琴教学并提高学生钢琴演奏技能,是每一位钢琴教师的职责所在。
关 键 词:
色彩教学 钢琴演奏 立体感觉
学生在学习钢琴演奏过程中,由于受到内部与外部条件的影响,在演奏作品时往往追求大而响的声音,认为只有大而响的声音才是正确的,从而忽略了作品原本具有的风格和内涵。在高师钢琴教学课程中,钢琴演奏是一门主要课程,由于它在音乐教育中占有很重要的地位,笔者在色彩教学思想方面作了一些较深入的探索。
色彩教学的思想内涵
在现今的钢琴教学中,重技巧、轻音乐感觉的教学模式比比皆是。大多数情况下,学生拿到钢琴作业时,不是先去分析作品的创作背景、时代特色、音乐风格、作曲家的意图以及作品的和声、织体、曲式结构等一系列应当注意和研究的问题,而是急于完成作业,粗枝大叶、交差了事。这样一来,所完成的作业又有什么意义呢?也许有些作品如此弹奏不至于会破坏音乐作品的风格,而对于一些极富表现力的作品而言,如此弹奏则会破坏其作品的音乐风格。例如:根据我国古曲及传统乐曲改编的钢琴曲《夕阳箫鼓》,法国印象派作曲家德彪西的钢琴曲《月光》。这两首钢琴曲在音乐、色彩及诗情画意等方面有着异曲同工之妙。如果对上述音乐创作背景和它的文化内涵缺乏深入细致的体会,那就肯定弹奏不出乐曲的优美意境,弹奏不出乐曲的艺术色彩,因而乐曲的整体风格及其光彩之处便会遭到扭曲和破坏。
一般认为,色彩在美术领域中运用得较为广泛,而运用在音乐教学中则很少。实际上,音乐教学在许多方面是离不开美术的,古人云:“诗中有画,画中有诗”。“诗是有声画,画是无声诗。”诗、画、乐三者是相通的,音乐同样具有色彩美。那么音乐中的色彩到底是什么呢?让我们首先从美术色彩的三要素谈起。色彩是由多种颜色组成的,而任何颜色的组成都离不开色彩的色相、明度和纯度。在绘画中用光线来构成情调的重要方法是明暗调子。蓓蒂.L·施莱姆在其所著《绘画与光》这本书中指出:“如果我们用音乐世界中的乐器之王——钢琴来解释美术中色调的这个问题,那么,钢琴中的高音音域则相当于绘画中的亮色调,而钢琴中的低音音域则相当于绘画中的暗色调。当然,无论钢琴上的音阶还是色调中的层次都有属于中间的。”同样,钢琴在演奏作品时也应有明暗色彩上的变化。根据这种明暗色彩的理论,在音乐中表现明暗色彩的变化主要体现在力度与速度的变化及对比上。而将色彩学运用在音乐领域中的人物则是法国印象主义作曲家德彪西。德彪西在其作品中始终抓住了光线与色彩的瞬间感觉,将诗意、画面、乐思三者巧妙地结合在一起。
近年来,很多关于钢琴教学的文章都谈到在教学过程中要注重“音色、歌唱性”的弹奏方法,却忽略了色彩教学在钢琴教学中的运用。有时由于钢琴作品的风格及作曲家的创作意图的不同,因此便产生了不同性格的音乐作品。而色彩也同样具有各种各样的性格,例如:性格热烈的人喜欢红色,因为红色可以使人联想到太阳、火焰等,并给人以喜庆、热烈和吉祥的感受;性格开朗的人喜欢黄色,因为黄色给人以辉煌之感,并使人联想到黄金、阳光等;性格平和的人喜欢绿色,因为绿色给人以和平、安全之感,使人感觉到万事万物都充满了生机、青春和希望……因此,在钢琴教学中如果能够充分运用色彩教学,则会使学生加深记忆和理解,对正确演奏与处理钢琴作品将产生积极的影响。
色彩教学思想在钢琴教学中的具体体现
在我国古典音乐的宝库中,曾有这样一首曲目与印象主义音乐十分相似,这就是由黎英海根据一首琵琶曲《夕阳箫鼓》(又名《夕阳箫歌》、《浔阳琵琶》、《浔阳夜月》等)改编的钢琴曲《夕阳箫鼓》。《夕阳箫鼓》汲取了我国唐代诗人张若虚的诗歌《春江花月夜》中的美妙意境,融诗情、画意、哲理为一体,形象地刻画了夜色、月色、水色那美不胜收的美好景色。这首钢琴曲在保留原琵琶曲的风格基础上,运用了民族五声织体写法,四五度的空泛和声及琵琶、古筝等民族乐器演奏法的特点,以其优美而又空灵的音乐风格将我们带入一个纯净、美妙而又如诗如画的音乐世界里,以恬静的田园风光和深邃的诗歌意境,为我们展现了中国传统的美学思想。
在演奏这首作品时,教师应首先根据作品的内涵及中心思想给学生进行讲解。如在“引子”这一段,钢琴模拟江楼钟鼓,音乐的进行是在钢琴的低声区;而在力度上是一个mp的要求,由远而近、由弱到强逐渐过渡到钢琴的中声区、高声区。首先,主题的出现演奏了一段优美如歌、具有江南风格的主旋律,力度在mf—p之间,给人们展现出了一幅微波荡漾、轻风拂面、夕阳柔和、月上梢头的美好场景。其次,主题音调移高四度,自由模进使音乐有轻轻上升的动感,恰似月亮从江面上缓缓升起,流水荡漾,令人神采飞扬,神清气爽,给人一种登高远眺、联想无限之感。再次,钢琴再度模拟江楼钟鼓,顿挫有力的上行模进音型,力度、速度上的变化则给人以渔舟破水、浪花飞溅、掀起波澜、惊涛骇浪之感,并将音乐推向高潮。尾声的部分则给人以归舟远去、静寂无声之感。全曲令人回肠荡气,心旷神怡。此曲特别注意的是在演奏五声音阶的时候,由于此时的音符是模仿古筝的音色,因此要注意色彩的运用。这是一种光与影的运用,力度上的变化要具有强烈的对比性。因此,在演奏这首作品时要尽可能地将音乐中的力度与美术中的白色、绿色、银色、灰色等色彩的性格和以上这些色彩在作品中的感觉运用到作品的弹奏过程中,并正确把握这些色彩在作品中的音乐感觉。上述诸多因素的综合运用,将会产生不同的声响效果与色彩特征,由此也会形成不同的演奏风格并产生特殊的音响效果。
又如《月光》这首小曲,是德彪西在1890年开始写作的钢琴组曲《贝加摩组曲》中的一首,由《前奏曲》、《小步舞曲》、《月光》和《巴斯比舞曲》等四首小曲组成。这一组曲直到1905年才出版,前后历时15年,可见这一组曲的写作经过了相当长时间的推敲。这一组曲不但旋律优美,而且运用了色彩极其丰富的和声,表明了德彪西已逐渐走向他自己所创立的印象派,是德彪西那独特的个性逐渐进入成熟时期的过渡性作品。组曲的曲名则来源于德彪西在意大利留学时对意大利北部贝加摩地区风景的感受和留下的深刻印象。《月光》是《贝加摩组曲》的第三曲,很有表情的行板,9/8拍子。它是德彪西的钢琴作品中最为大众化的一首,美丽的旋律暗示了对月光的印象,较弱和弦的反复出现更加深了这一印象,而速度轻快的琶音描写了月光闪烁的皎洁色彩,令人仿佛置身于晴朗而幽静的深夜氛围之中。
印象派画家所要捕捉的是光与影之间的感觉,而德彪西就像这些画家一样,他以音乐捕捉事物的印象或情绪,并且是用最简捷的方式将一瞬间所产生的某个音乐念头记录下来。德彪西可以说是一位革命性的音乐家。他创新和声与旋律,在他的音乐中,色彩、音色与节奏的重要性绝对不亚于和声与旋律。德彪西认为:“音乐因其本性使然,绝不可能被局限于传统与固定的形式中,音乐是颜色与韵律的组合。”正由于他所具有的得天独厚的音乐天赋,他才能创造出有音乐色彩的音乐。这种能力大半是天生的,很难用后天的训练培养。
虽然德彪西没有专业的钢琴技巧,但他却创作了大量的钢琴曲。敏锐的音乐感觉帮助他弥补了一切技术上的缺憾,从他指尖上流泻出来的音乐、和声和色彩简直就是一首首清丽、高雅而又富于动感的优美诗篇。尤其是这首《月光》,更是将色彩与音乐结合得完美无瑕。这首作品取材于法国象征派诗人魏伦的一首同名诗,并将诗篇中几位舞者的艺术形象复活在音乐作品中。钢琴的高超演奏充分地表现出舞者在美丽而又柔和的月光之下轻盈舞蹈的艺术形象,同时又通过音乐的塑造让我们感受到了舞者的舞姿所表现出的一种奇异而又神秘的色彩。音乐在开始进入时给人以非常安谧和静寂之感,使我们从中能够感受到大自然给人们带来的和谐与宁静之美。
音乐从第15小节之后,逐渐增强了力度与律动感,而传统式的分解和弦则为乐曲奠定了稳定的基础,同时在主旋律声部的下方不断地运动着。这其中还有中间声部起着点缀作用的音程,而运用钟铃声的原理则使一些浮动着的柔和泛音能够产生出如水面波光闪烁的音响效果。这样就使这部作品在音乐上既具有统一的风格,也同时具有了丰富多彩的色彩上的对比。在音乐旋律的引导下,听觉形象逐渐转化为视觉形象,听觉与视觉相互沟通、相互作用,在人们面前展现出一幅诗情画意、音响丰满、月光如水的立体画面。
运用色彩教学思想充分调动学生的潜在能力
可以这样说,美术的色彩表现在颜色上的运用,而音乐中的色彩则表现在力度与速度的变化上。在以上这两首钢琴曲的教学过程中,如果教师能够抓住色彩教学的思想内涵,那么将会产生出很好的教学效果。
在艺术表现形式上,钢琴是一种极富表现力的乐器,对于演奏者来说,这种艺术形式又是一种极富创造力的表演艺术。这就要求教师在教学过程中牢牢抓住这一特性,有目的地将色彩教学贯穿始终。这样才能使钢琴教学寻找到新的突破点,并针对学生在学习钢琴过程中缺乏想象力、没有色彩感的缺陷,加强其训练的力度与强度,让他们习惯在看乐谱的时候就养成伴随着色彩和想象力来阅读作品的习惯,从而使他们逐渐形成用丰富的画面和丰富的想象来演奏作品的能力。
这是可以做到的,因为每个正常人都具有这种生理和心理的潜力。佛家常说:“六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)互用”,所以能“耳中见色,眼里闻声”,“耳目互治,以度众难”。恩格斯在《自然辩证法》中早就指出:“触觉和视觉是如此地互相补充,以至我们往往可以根据某一物的外形来预言它在触觉上的性质。”触觉和视觉是如此,听觉和视觉以及其他感觉系统之间也是如此。它们之间相互作用,可以帮助人们度过“众难”——排除或减弱各种感觉系统之间的障碍和局限,获得对世间万物的整体认识。例如:失明的人从鼓风机的声音,可以“看见”炉中的熊熊烈火;失聪的人从音乐师的动作,可以“听”出乐声的高低起伏。其实这种感觉现象并不奇怪,因为人的各种感觉神经系统及其在大脑中的相应的区域,不是孤立的封闭系统,而是彼此独立而又相互联系的整体系统。它们在感知外界事物时可以相互贯通、相互补充、相互诱发。当一种感觉功能发生了困难,另一种感觉功能就可以在一定限度内助它一臂之力。很多的例子可以证明这一点,那就是生理和心理是有一定的活动规律的,而当刺激物对器官的感受作用形成一个复杂的过程之后,这其中就关系着生理和心理之间的相互作用及反射的活动。教师的责任则是帮助学生在学习的过程中掌握这个规律,引导学生在学习的过程中自觉并熟练地运用这个规律,并调动起学生的内在学习潜力,完成听觉与视觉、音响与色彩之间的整体呈现。
任何一种演奏形式和演奏习惯都是不断培养和通过自我努力不断完善的过程。在教学过程中教师要有的放矢地进行教学,避免空洞的说教;学生则必须积极主动地与教师配合,而不应该只将自己当成一个什么都不懂的小学生,更不应该将老师当成一个陪练者来完成视谱工作。在教与学的过程中,教师首先要对作品进行深入细致的研究,对作品中具有色彩表现的地方要进行丰富多彩的、富有感性的讲解。这样就可使学生在理性认识的基础上逐渐加强和丰富自己的想象力,在钢琴演奏中表现出色彩绚丽的艺术世界。
参考文献:
[1]蓓蒂.L·施莱姆著,郑录高编译《绘画与光》,天津人民美术出版社,1983年3月
[2]石家泉著《色彩在室内设计中的作用》,原载于《艺术教育》,2005年第3期
[3]弗兰克·道斯著《德彪西的钢琴音乐》,人民音乐出版社,1985年4月
[4]朱秋华编著《德彪西》,东方出版社,1997年1月